10 curiosidades para recordar a Astérix y Obélix

Albert Uderzo, creador de Astérix y Obélix, falleció el pasado 24 de marzo, pero su legado vive.

Astérix y Obélix  relata la historia de un pequeño pueblo europeo que se resiste a ser conquistado por Julio César. Con ayuda de una poción llamada Panorámix, que los vuelve más fuertes, pasan el tiempo en constante resistencia. Uno de sus creadores: Albert Uderzo acaba de morir. El cómic se caracterizaba por sus cientos de referencias y por la parodia que hacía tanto a estereotipos de nacionalidades ajenas, como a ellos mismos. La historia y el humor se entremezclan para brindarnos una serie divertida y llena de intertextos.

 ¡Honor a quien honor merece! Recordemos 10 curiosidades de uno de los cómics franceses más trascendente de todos los tiempos   

10. Vencieron al coronavirus: ¡Cómo olvidarlo! Este par siempre adelantado a su tiempo. En 2017 se publicó un tomo donde en plena carrera, un caballero romano llamado Coronavirus (que finalmente resultó ser el mismísimo Julio César enmascarado) es vencido por Astérix y Obélix.

Ásterix y Óbelix

9. Anacronismos: Los anacronismos abundan en el comic. Entre muchos era constante la alusión al belga y las patatas fritas, a pesar de que estas no fueron formalmente descubiertas hasta 1500 años después. Igual pasó con los naipes, que no se descubrieron hasta la edad media.

Ásterix y Óbelix

8. Caldo de referencias. Entre todas los personajes y sucesos importantes que fueron referenciados en sus tomos, en Astérix en Helvecia encontramos una interesante alusión a la Cruz Roja. También los Beatles, la Diana cazadora y en los últimos tomos hasta Mc Donalds.  

Ásterix y Óbelix

7. Parodias sin cesár: El comic se caracterizó por hiperbolizar estereotipos: Entre ellos belgas, españoles y claro, a ellos mismos: los franceses. Regiones como los normandos, incapaces siempre de ser directos o los corsos, peleoneros y vagos.

6. Pintores y más pintores: ¡Cómo olvidarlo! El pintor holandés Rembrant fue referenciado en una escena que emulaba a El adivino. También El Rapto de la Medusa de Theodore Gericault tuvo su protagonismo.

Ásterix y Óbelix

5. Juego de Palabras: En su idioma original (francés) los nombres tienen un significado. Los nombres de los galos terminan en ix, que es una referencia al líder de las Galias, Vercintétorix. Por otro lado, los nombres de los romanos siempre terminan en us.

4. Españoles: Para los galos, España (Hispania en el cómic) es un lugar ideal para vacacionar. Por ello, los trancones en la avenida hispánica son muy comunes. Por cierto, en un episodio se hizo referencia a Don Quijote y Sancho.

3. El tiempo no lo detiene: En 1967 se estrenó su primera película: “Astérix, el galo” basada en los primeros tomos de la novela gráfica. 12 años después llega “Astérix y el secreto de la poción mágica.” ¡Tuvimos y tenemos Astérix y Obélix para rato!

Ásterix y Óbelix

2. Chovinismo: Fue en 1973 que se le acusó a uno de los creadores: René Goscinny de chovinismo, por la supuesta exclusividad que se le daba a la figura del francés en el cómic. El creador respondió a una entrevista para la revista española Bang! que es necesario tópicos acudir a tópicos para definir las nacionalidades y así crear mera parodia.

1.Uderzo y Goscinnytre se conocieron en un París de 1951, Ambos hijos de inmigrantes compartían la pasión por la historia y la visión de modernizar la viñeta francesa. La clave de su éxito fue ser irremediablemente infieles a la historia de Francia y elegir la leyenda por sobre la verdad para parodiar las culturas.

Ásterix y Óbelix
¿Ustedes Qué opinan, Cinéfilas y Cinéfilos? ¿Han leído este famoso cómic francés? ¿Le darán una oportunidad? ¡No se pierdan de esta divertida y fabulosa historia!

Quentin Tarantino y su épica Carrera en el Cine

“Cuando alguien me pregunta a cuál escuela de cine he ido, yo respondo: No fui a ninguna escuela de cine, sólo fui al cine”

El director de cine Quentin Tarantino celebró el 27 de marzo su cumpleaños número 57. Es la mente maestra detrás de grandes películas como Tiempos Violentos (1994), Bastardos sin gloria (2009), o la más reciente Había una vez en Hollywood (2019). Un personaje odiado por varios, pero amado por muchos más, tanto fuera, como dentro de la industria.

Sea que lo llegues a considerar sobrevalorado o no, es una realidad que su nombre forma parte de la historia del cine mundial. A la fecha, continúa como un primer acercamiento al mundo del séptimo arte para cinéfilos y cinéfilas primerizos, así como una inspiración para cineastas de todas partes del mundo.

Quentin Tarantino

Así que en el marco de su celebración, ahondaremos un poco dentro de la vida de Quentin Tarantino con datos que quizá no conocías.


Antes de ser cineasta

Quentin Jerome Tarantino nació en Knoxville, Tennessee un miércoles 27 de marzo de 1963. Fue el fruto del matrimonio entre Tony Tarantino y Connie McHugh. Su padre de ascendencia italiana, era un estudiante de derecho con el sueño de ser un actor y músico, y  su madre era una estudiante de enfermería, de ascendencia inglesa-irlandesa-alemana, de tan sólo 16 años.

Quentin Tarantino

El nombre del director de Kill Bill Vol. 1 (2004) fue escogido por su madre, en honor al personaje interpretado por Burt Reynolds, un herrero mestizo de nombre Quint, que aparece en el programa de televisión Gunsmoke (1955-1975). 

Los primeros años de Tarantino fue criado por su progenitora, ya que sus padres se divorciaron antes de que él naciera. Un par de años más tarde, su madre y él se mudaron a Torrence, en la zona sur de Los Ángeles, y posteriormente a Harbor City, dentro de la misma ciudad. Un sector habitado por personas de distintas partes del mundo. En donde Quentin inició su carrera como cinéfilo viendo películas de artes marciales, spaghetti westerns, cine negro y blaxplotaiton.

Sin embargo, Tarantino no vió solo todas esas películas, sino que siempre tuvo un amigo de butaca, su padrastro Curtis Zastoupil. Quien desde siempre lo apoyó en su gusto por el séptimo arte. Además de llevarlo a cintas con cierta violencia, también lo acompañó a las funciones dobles, y a las que eran aptas sólo para mayores de 18 años.

Quentin Tarantino

Posteriormente su padrastro Curtis se separaría de su madre, pero Tarantino no abandonaría nunca más el mundo del cine, ya que tendría un primer acercamiento a la formación, siendo entonces como actor en el teatro comunitario de Torrance. 

Quentin Tarantino, empujado por su sueño actoral abandonó la escuela a la corta edad de quince años. Su madre algo preocupada, lo permitió pero condicionado a que el director encontrara un trabajo. Desde entonces laboró en un cine porno llamado Pussy Cat, y después en el famoso Videoclub Archives, en donde se hizo de gran fama por su vasto conocimiento de películas, cineastas, productores, fotógrafos, actores y demás elementos y recursos de las producciones que los clientes deseaban rentar.


La ópera prima de Tarantino

Ahora es bien conocido que el primer trabajo de Quentin Tarantino no fue Perros de Reserva (1992), sino El cumpleaños de mi mejor amigo (1987). Sin embargo, por mucho tiempo esa información permaneció fuera del dominio público.

Quentin Tarantino

La travesía con este primer largometraje inicia a mediados de la década de los ochenta, con un guión escrito entre el propio Tarantino y Craig Hamann, quienes tenían unas ochenta páginas redactadas. A lo largo de tres años, y con un presupuesto de $5.000 dólares, rodaron la película en un carrete de 16mm, con ayuda de colegas de teatro y compañeros de trabajo del Videoclub, como Roger Avary.

El argumento cuenta la trama de un doble de Elvis Presley, que para el cumpleaños de su mejor amigo le contrata una prostituta. Sin embargo la cinta nunca pudo proyectarse completa, ya que una parte se quemó en el laboratorio de revelado. De los 69 minutos, sobrevivieron 34, los cuales hasta finales de los noventa, poca gente había visto.

Quentin Tarantino
)

El camino hacia las diez películas

Hace años que Quentin Tarantino ha comentado que se retirará después de su décima película. Desde entonces se generó un mito entorno a este concepto, desde sus futuras películas y de su antes lejano décimo largometraje. Conforme avanzaban estrenos anteriores como Bastardos sin gloria, y Django sin cadenas (2012) crecía la inceritumbre.

Sin embargo el tiempo ha transcurrido, y la tan esperada décima película podría estar más cerca de lo que creemos. Sobre todo tras el estreno de Había una vez en Hollywood, las preguntas al respecto no paraban de formularse en festivales de cine, ruedas de prensa y temporada de premios. 

Quentin Tarantino

De acuerdo con el portal comicbook, Quentin Tarantino declaró lo siguiente en la 77. ª entrega de los Globos de Oro, en donde Había una vez en Hollywood, ganó Mejor Guión, Mejor Actor de Reparto, y Mejor Comedia/Musical:

“La idea es dejarlos con ganas de más. Ese siempre ha sido el antiguo modo vodevil de hacer las cosas…”

Añadió:


“Me gusta la idea de una filmografía de diez películas, especialmente una de diez películas en en las que he invertido los últimos treinta años dando todo lo que tengo en el mundo para dar, y así dejar caer el micrófono y decir ‘Ok, eso es todo’. Hay otras cosas que puedo hacer. Puedo escribir obras, puedo dirigir obras, puedo hacer programas de televisión. Puedo hacer diferentes cosas, pero la filmografía ahí estará”.

Se especula que su última entrega, sea sobre la continuación y cierre a la venganza de la novia Beatrix Kiddo (Uma Thurman), con un tercer volumen de Kill Bill, la cual tuvo su estreno en 2005 con su segunda parte.

La cinta presuntamente seguiría la historia de las hijas de Beatrix y Vernita Green (Vivica A. Fox), pero no hay nada oficial hasta la fecha. Por otro lado, por mucho tiempo se especulaba que Tarantino dirigirá una versión de la saga Star Trek, pero eso fue desmentido por el propio director a inicios de año.


El universo compartido 

Antes de que Thor pudiera levantar el martillo, o que Warner arruinará DC Comics, Quentin Tarantino ya se planteaba una especie de universo cinematográfico compartido. Pero el director lo hizo de una forma más sutil. Fue a través de guiños en marcas de cigarrillos, hermanos, y referencias a personajes que él escribió en otros guiones que vendió: La fuga (Tony Scott, 1993) y Asesinos por naturaleza (Oliver Stone, 1994).

De hecho, debe decirse que hay dos universos en las películas de Tarantino, y no se trata de una teoría de foros de internet, sino de algo confirmado por el mismo cineasta. 

Quentin Tarantino

Según el propio Quentin, está el “Universo más real que lo real”. Una tangente alterna a la realidad en donde existe gente temperamental apasionada por el cine y la cultura pop. Es en este mundo donde Adolfo Hitler es asesinado en un cine, y en donde hay un resultado distinto en la Masacre de la familia Manson. Aquí los personajes de Tiempos Violentos, conviven con los de Perros de reserva, después de los sucesos de Los 8 más odiados, y de Bastardos sin gloria.

Por otra parte está el “Universo de las películas dentro de las películas”, así lo explica Quentin:

Cuando los personajes de Perros de Reserva o Tiempos Violentos van al cine, Kill Bill es lo que ven. Del crepúsculo al amanecer, es lo que ven”. Los personajes de este mundo no pueden aparecer en el primero, ni viceversa”, declaró. 

Por otro lado, Tarantino se ha dado el lujo de realizar cameos o roles importantes dentro de sus propias películas. Ha aparecido en escena en todas y cada una de ellas, desde El cumpleaños de mi mejor amigo, hasta Había una vez.

Hay cameos sencillos de ver como en Death Proof (2007), o Django Sin Cadenas, pero hay otros filmes en los cuales debemos estar atentos como en Bastardos sin gloria,  Había una vez en Hollywood, Los 8 más odiados o Jackie Brown (1997).


En la actualidad…

A la fecha Quentin Tarantino ha dirigido nueve películas, cuenta con alrededor de 36 premios, entre estatuillas del Óscar, Palmas de Oro, Premios BAFTA, Galardones en el TIFF, Globos de Oro, entre otros festivales y premiaciones de cine.

Está casado desde el 2018 con la cantante y modelo de nacionalidad israelí Daniella Pick de 35 años de edad, con quien tuvo su primer hijo en 2019. Convirtiendo así a Tarantino en padre por primera vez a los 56 años.

Quentin Tarantino

A mediados de diciembre de 2019 Quentin se encontraba en París con motivo del re-lanzamiento de su cinta Había una vez en Hollywood, en la cual añade datos y escenas que enriquecen la trama. A su vez, pasaba sus días en una suite francesa de hotel, redactando una novela que espera lanzar este verano.


¿Qué tal Cinéfilos y Cinéfilas, son fanáticos de Quentin Tarantino?

Lady gaga: una carrera de éxito

Lady gaga es una de las artistas más importantes en el mundo de la música, televisión y cine. Con todo el alboroto que rodea el éxito de A Star Is Born, es fácil olvidar que Gaga tuvo una carrera notable en la pantalla mucho antes de confirmar su estatus como una actriz. Así que daremos un repaso a su gran trayectoria. 


Sus inicios 

Lady Gaga , con el nombre de Stefani Joanne Angelina Germanotta , (nacida el 28 de marzo de 1986 en Nueva York) es una cantante, compositora y artista, conocida por sus trajes extravagantes , letras provocativas y talentos vocales fuertes, que logró un enorme éxito popular con canciones como “Just Dance”, “Bad Romance” y “Born This Way”.

Germanotta nació en una familia italoamericana en dónde aprendió música a temprana edad y comenzó a actuar en los clubes de la ciudad en la adolescencia. Asistió a una escuela para niñas, en el Convento del Sagrado Corazón , en Manhattan, antes de estudiar música en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York . 

A finales de 2009, tanto “Just Dance” como “Poker Face” habían alcanzado el número 1 en varios países, desde ese entonces no han parado los éxitos. Su evolución constante es la mayor fortaleza de Gaga, se destacó entre la multitud de cantantes pop con su musicalidad única y desde entonces ha colaborado con super estrellas como Beyoncé y Tony Bennett. 

Además de grabar música, Lady Gaga hizo sus primeras apariciones ocasionales en películas, especialmente en Machete Kills (2013) y Sin City: A Dame to Kill For (2014).

Lady Gaga

American Horror Story.

Lady Gaga interpretó a la condesa, una figura que domina el Hotel Cortez en  American Horror Story: Hotel, un lugar de art déco en el centro de Los Ángeles que tiene diferentes horrores ocultos detrás de cada puerta. La condesa y Donovan (Matt Bomer) viven en el ático donde traen a sus amantes a noches de juego entre parejas que no son tan inocentes.

Gaga es la estrella y se las arregla para robar todas las escenas en las que se encuentra. Principalmente gracias a su guardarropa, que es muy elegante y vanguardista. Esta es la Lady Gaga que conocemos y amamos con pelucas extravagantes, gafas de sol gigantescas y otros accesorios peculiares. 

Por su actuación en la serie recibió un Premio Golden Globe a mejor actriz y más adelante regresó para una participación especial en Roanoke, la sexta temporada de la serie.  Su aparición como Scáthach, fue menos glamorosa que en la anterior temporada, sin embargo, impresionó a sus fans con su transformación completa y absoluta en una bruja inmortal. 

Lady Gaga

Sus apariciones en los premios Oscar 

En el año 2015, se presentó en la ceremonia de los premios Oscar para un homenaje a la Novicia rebelde  interpretando “The sound of music” y “My favorite things”.

Tambien, Gaga se ha convertido en una fuerza que apoya los problemas de los derechos de las mujeres, como se ve en su canción: Til It Happens to You, para un documental en 2015 titulado “The Hunting Ground” que habla sobre agresiones sexuales en las universidades estadounidenses. En el 2016 se presentó en los premios Oscar para cantar la canción en compañía de mujeres agredidas sexualmente. 

Finalmente, en el año 2019 Lady Gaga fue premiada a Mejor Canción Original con ‘Shallow” por la película A Star Is Born galardón junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt, sus productores . En la ceremonia hizo una conmovedora interpretación de la canción junto a Bradley Cooper.

Lady Gaga

A Star Is Born 

Lady Gaga y Bradley Cooper son deslumbrantes en esta sorprendente representación de los altibajos de la industria de la música. Capturar la lenta rutina de las giras y los rápidos cambios del estrellato pop, esta nueva encarnación de una vieja historia pinta un retrato dolorosamente preciso de la vida vista desde el otro lado del escenario.

El papel de Gaga generó revuelo en los premios desde el debut en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2018. Más adelante fue nominada a los premios Oscar, Critic Choice, Globo de oro,  Grammy, entre otros. 

Lady Gaga

Five Foot Two

Gaga estrenó un documental titulado Gaga: Five Foot Two, que se transmite en Netflix. El documental sigue a la artista durante la grabación, lanzamiento y promoción de su quinto álbum:  Joanne, que culmina con su actuación triunfante en el show de medio tiempo del Super Bowl . Muestra la sinceridad, el humor y el arte que ha generado una conexión con sus Little Monsters a lo largo de los años.

Dirigida por Chris Moukarbel (“Banksy Does New York”) el documental muestra a una mujer divertida y vibrantemente intensa con gafas grandes y cabello rubio atado que está extremadamente cómoda y feliz con su familia. El documental muestra el estudio en dónde se grabó el disco más personal y significativo junto a Mark Ronson.

Hay momentos de revelación y autorreflexión debido a que vemos a la cantante luchar contra la fibromyalgia, una enfermedad que la ha obligado muchas veces a cancelar sus conciertos. Five Foot Two es un documental que te permite conocer más a la persona detrás de la cantante, es fascinante ver cómo crea sus canciones, convive con su familia y prepara el show más importante de su carrera.

Lady Gaga

¡Feliz cumpleaños Lady Gaga!

Steven Universe: ¿El Mejor Héroe de Todos?

Steven Universe Future termina el día de hoy, y con esa serie, termina una era para el mundo de las animaciones.

Cuando hablamos de héroes, constantemente pensamos en personajes como Harry Potter, Frodo, Luke Skywalker, Gokú, Neo, Aang o Spider-Man. Grandes elegidos que trabajaron arduamente para ser mejores, ser más fuertes, y así poder cumplir su destino: derrotar al villano que amenaza el universo, y proteger a sus seres queridos.

El camino del héroe es una historia que se ha contado una y mil veces, y volverá a contarse. Sin embargo, en mayo de 2013, Cartoon Network estrenó una caricatura que, sin saberlo, haría algo completamente diferente con el arquetipo de héroe: Steven Universe.

Steven Universe

El Verdadero Héroe de Steven

Steven Universe es una caricatura que habla sobre Steven, un chico mitad humano y mitad alienígena. Ya que su madre, Rose Quartz, era una “gema” extraterrestre encargada de invadir la Tierra y convertirla en un centro de producción para su planeta natal, pero en el inter, se enamora de la vida biológica y decide rebelarse para ser libre y vivir como mejor le convenga.

A lo largo de la historia, la cual tiene un estilo muy similar al de Hora de Aventura, todo indica que Steven es el “elegido”. Es un ser especial, nunca antes visto, un misterio para los humanos y para las gemas por igual. A todas luces, debía ser la misma historia de siempre, esa misma historia que nos ha traído épicas historias.

Pero, la creadora de la serie, Rebecca Sugar, no tenía interés en contar el viaje del héroe de nuevo. Esta vez, depositó ese rol en Rose Quartz, pues a lo largo de Steven Universe, descubrimos que ella en realidad era parte de las “Diamonds”, la realeza de las Gemas dedicadas a buscar expansión a toda costa. Pero ella era diferente, ella buscaba algo mejor, y así luchó porque la Tierra y su equipo, las “gemas de cristal”, tuvieran una vida mejor.

Las Consecuencias del Heroísmo

Steven Universe, la persona, simplemente fue un producto de la aventura que decidió seguir Rose. No tiene una misión en la vida, no está destinado para nada, ni es especial. Llegó al mundo de manera aleatoria, y las únicas que creen en él son Garnet, Perla y Amatista, su familia y las que recuerdan con amor a Rose.

Básicamente, es la historia de una familia con mucho amor, pero también con muchos traumas. La muerte de Rose afectó a cada una de las gemas de manera diferente. Y Steven, durante mucho tiempo, trata de reconciliarse con la idea de saber por qué vino a este mundo y qué es lo que su condición de humano-híbrido puede traer al mundo.

La relación de esta familia se complica todavía más cuando tienen que responder y hacerse responsables por las consecuencias de los actores de Rose. Ella murió libre y feliz, pero detrás dejó a todo un planeta buscando venganza, y a muchas gemas corrompidas que quedaron olvidadas en medio de la guerra.

Y así, queda claro que Rose tampoco fue la gran heroína, y es que, al final, las batallas libradas por los “elegidos”, aquellos recordados con admiración y amor,no pueden estar exentos de errores, de pérdidas, de cabos sueltos.

Steven Universe no narra el viaje del héroe, narra las consecuencias de él. Lo que Rebecca Sugar quería explorar es la frustración y los traumas de la pérdida. Sobre dejar de buscar sentido a las acciones y decisiones de los demás, y sobre intentar ser libre sin arrastrar a otros a eso.

Steven Universe

Rompiendo Estereotipos

Gracias a esa idea, Steven Universe también se convirtió en una de las series más diversas y transgresoras que ha habido en la programación para niños. No sólo por tocar temas abiertamente LGBT, sino porque también muestra directamente temas muy complejos, como el abuso, el trauma, el abandono y el trastorno de estrés posttraumático.

Ahí es donde Steven realmente resalta, pues en lugar de utilizar su figura mágica para volverse más fuerte y estar preparado para cualquier amenaza, lo utiliza para ser una persona más empática, amable y para poder ayudar a los demás con sus problemas psicológicos.

Esa idea puede dar la sensación de que la serie “no trata de nada” o que “es menos épica”, ya que todos los grandes problemas y enemigos que se presentan nunca terminan en un duelo increíble. Steven Universe no te da esa catarsis provocada por la adrenalina, donde los malos son derrotados y el bien triunfa para siempre.

Aquí, Steven cree en las segundas oportunidades y en las reconciliaciones, en que las agresiones y la violencia son siempre producto de un problema mucho más profundo, y lo importante es arreglar y conciliar eso, no con más agresión, sino con comprensión y ternura.

Esto es muy importante, porque nos están mostrando una forma diferente de acercarse a los problemas y solucionarlos. Pero, más importante, nos muestran que características más “dóciles” o “pasivas”, como tratar de hablar, comprender y mediar, no son sinónimo de debilidades o mediocridad. Al contrario, en momentos de crisis, buscar la solución más pacífica puede ser la actitud más valiente y feroz que se pueda presentar.

Un Epílogo necesario

Todavía con Steven Universe Future (Steven Universe Shipudden para muchos fans), en donde parecía que iba a alargar una historia que ya no tenía sentido, Rebecca Sugar logró explorar temas todavía más oscuros, concentrándose en la fuerza, la violencia y los traumas no procesados de Steven.

Rebecca Sugar se esfuerza por mostrarnos que todos nuestros actos tienen consecuencias, incluso los que decidimos esconder dentro de nosotros mismos, y que lo mejor que podemos hacer es buscar una forma sana de lidiar con ellos, siempre en compañía de nuestros seres queridos.

Steven Universe terminó enseñándonos que la felicidad y la tranquilidad no llegan después de una ardua batalla, ni después de haber derrotado a un enemigo, ni siquiera después de llegar a ser el más fuerte. La clave de una vida plena, es el trabajo, la dedicación y el esfuerzo por tratar de mantener una salud mental sana.

Y por eso, Steven Universe marcará un antes y un después no sólo para las caricaturas, sino para el concepto del camino del héroe.

Steven Universe
¡Cuéntenos Cinéfilas y Cinéfilo! ¿Les gustó Steven Universe?

¡Cine gratis para ver en cuarentena!

¡Te presentamos opciones de cine gratis para que no gastes de más en la cuarentena!

En estos tiempos de cuarentena se hablan de contenidos de los grandes como Netflix, Prime Video, HBO Go, Diseny+, entre otros. Sin embargo, existen plataformas alternativas que son opciones diferentes a lo ya conocido.

De hecho, es por la mencionada situación de cuarentena por el coronavirus, que dichas opciones alternativas han liberado miles de horas de contenido en español, para sobrevivir a este largo trago amargo.

Así que lávate las manos, agarra lápiz y papel, que aquí te compartimos la lista de servicios que compartieron su contenido alternativo, a los ya repetitivos refritos estadounidenses, para que compartas con tus amigos y familia.


Cine Sonorense 

Iniciamos la lista de recomendaciones con una selección de metrajes rodados en el estado de Sonora, México. Una parte del país donde se encuentra el desierto con el mar, donde se bebe bacanora, se anda en caballo pero también en carro. Así mismo, un fragmento de México en donde un variado grupo de cineastas se encuentran constantemente rodando, y generando conocimiento en torno al séptimo arte.

Cine Gratis, Cuarentena

La selección liberada por el Instituto Sonorense de Cultura cuenta con documentales como Sueño de juguetes (Francisco Machado, 2015) que habla sobre una de las tiendas de juguetes más icónicas de la capital Hermosillo. Que ahora es una cápsula de tiempo que alberga juguetes de más de 30 años de antigüedad, eso sí, protegidos por su dueño Don Alejandro.

Por el lado de ficción, destaca el falso documental Las Rancheras (Hermann Neudert, 2018), ganador de la Selección de Cortometraje en Línea en el Morelia Film Festival 2018. La trama sigue a Oliver y a su banda  de rock melódico con sonidos sudafricanos inspirados en The Beatles. Ellos acaban de ingresar a una guerra de bandas, y esperan ganar.

Haz clic aquí para acceder al contenido


Cine latinoamericano

Las visiones de nuestra región hispana no podrían hacer falta, ya que tenemos dos plataformas que ofrecen largo y cortometrajes tanto de actores de carne y hueso, como animación y stop-motion para disfrutar en cuarentena.

FilminLatino 

Por su cuenta la plataforma FilminLatino tiene la sección “Gratis MX” en donde ofrece más de 530 títulos para disfrutar simplemente con un registro sin costo. Entre las piezas podemos mencionar el cortometraje ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, Ver llover (2006) de la directora mexicana Elsa Miller

Cine Gratis, Cuarentena

Por la pantalla de la ficción, tenemos la adaptación cinematográfica de la novela precursora del boom latinoamericano: Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La cinta llamada Pedro Páramo, el hombre de la media luna, es del año 1972 y es dirigida por José Bolaños.

También mencionamos trabajo del director mexicano Jaime Humberto Hermosillo, del cual ofrecen Naufrago (1977). Una cinta que te conduce por el océano de recuerdos de una madre que extraña a su hijo, quien dejó la casa desde hace años para volverse marinero. La madre del joven, Amparito, hablará tanto de su hijo que Leticia, su compañera de casa, que ella comenzará también a extrañarlo.

Por el lente documental, resalta La muñeca tetona (Diego Enrique Osorno, Alexandro Aldrete, 2017). Un rodaje que comienza con una fotografía tomada en 1987, pero revelada 30 años después. En ella figuran intelectuales, periodistas, artistas y escritores como Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, además de la leyenda Gabriel García Márquez, acompañados del entonces presidente de México, Carlos Salina de Gortari. 

Entre los destacados intelectuales y las cabecillas del entonces gobierno de México, está un personaje que, además da nombre al documental, una muñeca de trapo con pechos voluptuosos. ¿Qué hay detrás de esa inusual fotografía?

Accede aquí al contenido Gratis MX


Retina Latina

El sitio creado por las respectivas cámaras de cine, e institutos cinematógrafos de Bolivia, Colombia, México, Perú, Ecuador y Uruguay alberga gratuitas e inagotables opciones por ver de todos estos países.

Cine Gratis, Cuarentena

Entre la vasta selección de ficción, se recomienda Mariana, Mariana (Alberto Isaac, 1987). Película basada en la novela corta Las Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco. La cinta nos lleva hacia los recuerdos de la infancia de un joven Carlos en una Ciudad de México que ya no existe. Por aquel entonces, Carlos se enamoró de Mariana, la madre de su amigo Jimmy.

Desde el visor documental, se recomienda Pizarro (Simón Hernández, 2015). Vemos de primera mano la herencia familiar con la que tiene que vivir María José, hija de Carlos Pizarro Leongómez, un político y comandante guerrillero colombiano. María José en su exilio no puede dejar atrás su fantasma paterno, por lo que caminará para descubrir la razón que llevaron a su asesinato.

Entra aquí a Retina Latina


Ligas adicionales para ver contenido individual gratuito y legal:

Cine Gratis, Cuarentena

Pokémon la película (1998)

Documental de la NHK 10 años con Hayao Miyazaki (Serie de cuatro episodios)

Recuerden que no sólo están disponibles las recomendaciones, hay muchas más películas por ver. Así que dense una vuelta por alguna de las plataformas.

Por otro lado, no olviden de nuevo, lavarse las manos, toser y estornudar en el codo, evitar contacto humano, limpiar superficies de uso común, y no salir de casa al menos que sea necesario, estamos en cuarentena. ¡Los queremos sanos y salvos!


¿Qué les parecieron las opciones Cinéfilas y Cinéfilos? ¿Verán alguna de las plataformas gratis que están aquí?

5 películas sobre encierros para ver en cuarentena

El Encierro puede ser peor que cualquier película de Terror
"Antes de leer este artículo, no olvides lavarte las manos por al menos veinte segundos..."

En medio de ésta crisis sanitaria y humana que estamos viviendo, quienes tienen el privilegio de mantenerse resguardados en casa, seguramente tendrán algún tiempo de sobra en donde no encontrarán nada qué hacer y el encierro se sentirá todavía más

Sea que trabajes desde el sofá o no, o si solamente deseas distraerte de todo lo que está sucediendo, aquí te traemos cinco películas que tienen como eje central el encierro, para que las veas durante esta cuarentena con tu familia y amigos.


Room

Encierro, Cuarentena

Iniciamos esta lista con la película que le dio el Óscar a Mejor Actriz a Brie Larson, quien protagoniza la película Room, mejor conocida como La habitación en America Latina. La cinta dirigida por Lenny Abrahamson cuenta la historia de Ma (Brie Larson) y Jack (Jacob Tremblay), una madre y su hijo respectivamente, quienes viven secuestrados en una habitación, Ma desde los diecinueve años, y Jack desde que nació. 

Para Jack, no existe un mundo más allá del lavamanos, la lámpara o la planta de su mesa de noche. Sin embargo, Ma asimila que no podrán estar ahí por mucho tiempo más, por lo que idea un plan para escapar de su encierro mediante un engaño a su victimario.

También actuan: Joan Allen, Sean Bridgers, y William H. Macy


El Incidente

Encierro, Cuarentena

Isaac Ezban nos trae un thriller de suspenso con un aire a la Dimensión Desconocida, que presenta dos inquietantes historias. En primer lugar tenemos a un par de hermanos que al huir de las garras de un policía corrupto, se ven atascados en un camino de infinitas escaleras dentro de un edificio departamental. Sin importar cuanto suban o bajen, no saldrán del bucle de los mismos pisos.

Por otro lado, tenemos a una familia que emprende un viaje en carretera rumbo a unas emocionantes vacaciones en la playa, sin embargo, en un determinado momento se percatan de la desaparición de todas las salidas, y de la repetición del mismo espectacular y de la estación de gasolina. Parecido al caso de los hermanos, no importa que tan veloz sea su carro, jamás saldrán de la carretera infinita.

Reparto: Raúl Méndez, Nailea Norvind, Hernán Mendoza, Humberto Busto, Fernando Álvarez Rebeil

Dato adicional: La película Los Parecidos del mismo director también es una buena opción para ver en ésta cuarentena. Igualmente maneja un eje central referente a personas en una especie de confinamiento.


El Castillo de la pureza

El director mexicano Arturo Ripstein nos presenta un largometraje basado en un caso real ocurrido en México durante la década de los cincuenta. La cinta de 1972 nos cuenta la historia de Gabriel Lima (Claudio Brook) un padre jefe de familia que piensa que el mundo exterior es dañino para su esposa Beatriz (Rita Macedo) e hijos, por lo que decide encerrarlos por 18 años seguidos.

Encierro, Cuarentena

El confinamiento  de esta familia se complica cuando Gabriel, se percata que sus hijos están entrando en la etapa de la pubertad.

Como acotación, debe señalarse que la película está basada en el libro La Carcajada del gato, de Luis Spota, quien aborda la historia. Además el guión está co-escrito por el propio director, y por la pluma del escritor mexicano José Emilio Pacheco, quien escribió novelas internacionalmente aclamadas como Las Batallas en el Desierto.

Reparto: Claudio Brook, Rita Macedo, Arturo Beristáin, Diana Bracho, Gladys Bermejo


Panic Room

El director David Fincher, que trajo otras grandes entregas como El Club de la Pelea (1999), Perdida (2014) y Red Social (2010), presentó en 2002 una asfixiante cinta protagonizada por Jodie Foster y una joven Kristen Stewart

Encierro, Cuarentena

En la historia seguimos a Meg Altman (Jodie Foster), una madre recién divorciada, y a su hija Sarah (Kristen Stewar), quienes acaban de comprar una casa. Pero la primer noche de mudanza se convierte en una penumbra de pesadilla, ya que tres ladrones invaden su nueva morada, en busca de unos bonos bancarios con valor de unos $22 millones de dólares.

Meg los anticipa a través de una cámara de seguridad, por lo que deciden protegerse en la habitación de pánico de su lujosa casa en la metrópolis de Nueva York. Pero los ladrones le forzarán a salir ya que los bonos se encuentran dentro de la habitación.

También actúan: Forest Whitaker, Dwight Yoakam, y Jared Leto


Canino

El griego Yorgos Lanthimos presenta uno de los más grandes ejemplos del cine independiente con su película Canino/Colmillos, o Kynódontas en su idioma original.

Encierro, Cuarentena

La trama que recuerda a la mencionada El castillo de la pureza, nos cuenta la dinámica inusual de una familia que vive encerrada en una gran casa, con jardín, alberca y perimetrada por una alta valla que no permite ver más allá de la propiedad.

La familia está conformada por una pareja, sus “niños”, más jóvenes adultos que han sido engañados desde pequeños. Creen que zombie es una flor amarilla, que el mar es un sillón, o que cuentan con un hermano más allá de la valla que jamás ven. Sin embargo, tendrán la posibilidad de salir de la casa cuando alguno de los dientes caninos les caiga. 

Canino ganó el premio Un Certain Regard en el Festival de Cine de Cannes en el año 2009, y fue nominada a los Premios Óscar en la categoría de Películas de habla no inglesa.

https://www.youtube.com/watch?v=ybE4tpVeLAE

Reparto: Christos Stergioglou, Michelle Valley, Aggeliki Papoulia, Mary Tsoni, Christos Passalis, Anna Kalaitzidou


¿Qué les pareció la lista de películas, Cinéfilos y Cinéfilas? ¿Qué otras películas van a ver para sobrevivir el encierro?

Top 10: Películas de Animación para sobrevivir la cuarentena

La Animación es una gran propuesta para pasar el rato en estos tiempos de encierro.

Hay todo un mundo de joyitas en la animación más allá de Disney, Pixar, Ghibli y Makoto Shinkai. Muchas de ellas no tuvieron gran alcance publicitario o quedaron escondidas tras otros grandes blockbusters de la industria.

En tiempos de coronavirus, el cine se convierte en una gran opción de entretenimiento en casa. No solo grandes historias, también encontraras grandes aprendizajes y temas que vale la pena reflexionar en las próximas 10 cintas animadas.

Antes de todo: Recuerda seguir las recomendaciones preventivas: lávate las manos por 20 segundos, usa gel antibacterial, tose en un antebrazo, y si presentas síntomas respiratorios como tos o escurrimiento nasal utiliza cubrebocas y acude al médico. Luego de eso, te recomendamos acatar estas otras recomendaciones. ¡Aprovechemos la cuarentena para descubrir estas 10 joyitas de la animación que no sabías que existían!

Una carta para Momo

Una chica cuyo padre ha muerto se muda con su madre a una casa frente al mar. Ahí conoce a un par de espíritus que la guiarán en su camino a conocer el resto de la carta que le dejó su padre. Un Silce of Life que explora la etapa de resignación en la pérdida de un padre a través de los ojos de una niña que a la vez, lidia con otras relaciones de amistad y con su madre. Ganadora del Asia Pacific Dreams y el New York International Film Festival, Una carta para Momo es una de esas películas con personalidad propia que no te puedes perder.

Animación

Las trillizas de Belleville

Esta cinta se divide en tres actos, las aventuras de un niño que encuentra en el ciclismo un escape, la culminación de su carrera en el ciclismo y por último la interrupción de la misma, cuando es secuestrado por la mafia francesa y su abuela emprende un viaje en su búsqueda. Chomet se caracteriza por darle un papel mínimo al diálogo en sus películas y dotarlas de un estilo hiperbólico; una identidad que vale la pena conocer.

Animación

La mecánica del corazón

Francia vuelve a estar presente en el top con la película basada la conocida novela de Mathias Malzieu, mismo que dirigió la adaptación animada. La historia de Jack, un niño que nació con el corazón congelado que es salvado por una bruja que le implanta un reloj cucú. Solo tres reglas debe seguir: Controlar su ira, no jugar con las manecillas y sobre todo, no enamorarse.

Acompañado de una que otra referencia al mundo del cine, de forma inocente la película nos lleva al popular contraste de enamoramiento vs salud, así como el impulso de hacer por amor sin importar las consecuencias de los actos. Todo acompañado de un elegante estilo que recuerda a la porcelana y un soundtrack maravilloso.

Animación

Vals con Bashir

Ari Folman nos ofrece una película documental animada que se mezcla con imágenes reales. A través de los ojos del director, se narra cómo un ex miembro del ejército israelí intenta recuperar su memoria de una invasión en Líbano. Siendo el victimario, intenta comprender el acto cometido, un esfuerzo por armar un rompecabezas del horror en el que el sueño y la realidad se confunden. Un film para reflexionar ¡Imperdible!

Animación

La chica que saltaba a través del tiempo

No es la producción más conocida de Mad House (Card Captor Sakura) o Mamoru Hosoda (Wolf Children) pero sí una que vale la pena ver. Una adolescente adquiere la habilidad de dar saltos en el tiempo de una forma peculiar. Con una cinematografía contemplativa en algunos momentos y fluida en otros, La chica que saltaba a través del tiempo es una historia con perfil de sci fi pero centrada en la introspección de una joven.

Animación

La canción del mar

Cartoon Saloon presenta una película cuyo algoritmo se basa en la melancolía. Colores azules y grisáceos, la simpleza de los trazos y la música nos conducen a apreciar la melancolía de las leyendas irlandesas. Tom Moore narra la historia de una niña con extraños poderes marinos y su hermano en una experiencia sensorial que nos sumerge en un mundo de fantasía e ilusión.

Animación

Ana y Bruno

El director mexicano Carlos Carrera trajo a la pantalla la que es sin duda una de las mejores películas de la animación mexicana en los últimos tiempos. La historia de Ana, una niña que se muda con su madre a un castillo (poco tiempo después nos percatamos de que es en realidad un hospital psiquiátrico), donde se encontrará con criaturas mágicas que son representaciones de trastornos mentales.  ¿Interesante, cierto?

Animación

Millenium Actress

De manos de Satoshi Kon (Perfect Blue y Paprika) sale una obra que a muchos les pasa desapercibida. La historia de una anciana que llegó a ser una actriz famosa en Japón hace un recorrido por su vida, mezclando los sucesos de su pasado con las películas en las que actuó. La esencia de Paprika se percibe en esta obra, el huracán de emociones que giran en torno a la protagonista es uno de las mayore aciertos.

Animación

Colorful

Un alma recibe una oportunidad más en el cuerpo de Makoto Kobayashi, un chico de 14 años que se suicidó. A lo largo de la cinta, conocerá los errores de su pasado y el de Makoto. La animación realista y el cambio sutil de colores apagados a unos más brillantes son parte importante de la narrativa. ¡No te a puedes perder!

Animación

En este rincón del mundo

Cerramos con broche de oro. En este rincón del mundo de Sunao Katabuchi. Suzu enfrenta las contingencias de la guerra, sobre todo en el amor, narradas a través de animación artesanal. El contraste entre un mundo en guerra y la melancolía de la paz, convierten a la obra en un canto hacia la esperanza.

Animación
¿Ustedes qué opinan, Cinéfilas y Cinéfilos? ¿Qué películas de animación están viendo?

Kidding: El Drama más profundo de Jim Carrey

La era dorada de la tv es una realidad y sorprende cada vez más encontrar verdaderas joyas de originalidad, creatividad y autenticidad en ficciones extraordinarias y profundas. Eso y más, es Kidding, la serie de Showtime protagonizada por Jim Carrey.

En 2018 se estrenó su temporada debut y fue grandiosa, una de esas producciones televisivas que ningún seriéfilo debe perderse, y que sin embargo muchos lo hicieron por la misma cantidad de oferta que hay en la actualidad.

Y si decimos que la primer temporada fue excelente, hay que mencionar que esta segunda es otra maravilla. La carga emocional junto con actuaciones de primer nivel, más una estructura no lineal que fluye a distintas velocidades, convierte a Kidding en una poderosa arma para decir que en la tv hay mejores productos que en el cine.

La primer temporada de esta serie giraba en temática de encontrarse a uno mismo, sin embargo en esta segunda va más con el reconocerse y reconciliarse con lo que somos, así mismo con lo que son los cambios que nos da la vida y el cómo adaptarnos a ellos.

¿De qué trata?

kidding, jim carrey, serie,

Si nunca han escuchado de Kidding, aborda la vida de Jeff Piccirillo, o Jeff Pickles como es el nombre artístico, un hombre que ha dedicado toda su vida a un programa televisivo para niños, en el que habita en un lugar mágico con cataratas y muchas marionetas.

Pero no todo es felicidad en este hombre incorruptible e impoluto, detrás de esa sonrisa y voz melódica se esconde una gran tragedia familiar, ya que en un accidente de tránsito cuando viajaba junto a su esposa y sus dos hijos gemelos, uno de estos falleció, marcando un antes y después en su vida.

Desde entonces tratará de mantener a flote su carisma y buena vibra para entretener y educar a los niños del mundo, pero llegará un momento en que no podrá más y se quebrará.

Eso fue un poco lo visto en los primeros 10 episodios de esta serie. En esta segunda parte, las cosas arrancan justo con ese final emocionante que nos habían dejado, evolucionando a una historia compleja, a veces disparatada, en la que cada pieza encaja en un arco argumental de manera increíble.

Más capas en cada personaje

kidding, jim carrey, serie,

En esta segunda entrega de Kidding, que también cuenta con episodios con un promedio de 29 minutos de duración cada uno; vemos cómo el equipo creativo, que tiene nuevos nombres con respecto a la primer temporada, realmente tuvo la mesa servida para hacer lo que quisieran. El resultado es simplemente fabuloso.

A pesar que el aclamado cineasta Michel Gondry solamente dirige dos episodios en esta temporada, su mano e ingenio puede palparse en el tono de la misma. Y vaya que hay que decir que en estos episodios los giros y propuestas de cada capítulo son únicos, casi que son obras auto conclusivas en sí, con una potencia emocional auténtica y bien lograda.

Sobre todo resalto que además de Jim Carrey, cuyo performance es de los mejores de su carrera, el resto del elenco tiene el mismo espacio para brillar.

Judy Greer (Jill), Catherine Keener (Deirdre), Frank Langella (Seb) y hasta el talento joven del pequeño Will (Cole Allen) y la extraordinaria Maddy (Juliet Morris) -sobre todo esta última- es para aplaudir por una química sin errores más diálogos riquísimos en valor.

Surrealismo, magia y saltos en el tiempo

kidding, jim carrey, serie,

Definir en qué género encaja Kidding es complicado, pero a términos modernos y comprensibles puede decirse es la combinación de comedia y drama familiar.

Además le agrego que tiene libertades para navegar por la fantasía, el surrealismo, gozando de una estructura que vigoriza cada aspecto humano de sus personajes, desnudándolos en formas poco convencionales.

Hay episodios tan raros como musicales junto a Ariana Grande (sí, ella misma participando y cantando), unos con enseñanzas proféticas del Dalai Lama, hasta otros que entran al mundo fantástico con marionetas que hablan.

En cada uno de estos encontramos temas de luto, auto aceptación, el reconocimiento del pasado, los traumas que nos estancan en el presente; pasando por el humor negro con temas de sexualidad algo explícita, la privacidad con respecto a lo que consumen niños y niñas con aparatos conectados al internet, e incluso lo que significa ser o no un buen padre/madre.

Veredicto

Si buscan cómo rellenar el vacío existencial que dejó BoJack Horseman o gozan de series con tramas aparentemente aleatorias, extrañas y que te descolocan al estilo Atlanta, definitivamente que tienes que ver Kidding, además que no puedes perderte una de las actuaciones más profundas en la carrera de Jim Carrey.

Y, si ya son conocedores de lo que vieron en la primer temporada, sepan que esta segunda intenta superarse a sí misma. No tiene ningún temor en zarpar por otros espacios no explorados, llevándonos al pasado de estos personajes o mostrarnos sus inquietudes, calzando todo a la perfección.

Si quieres saber más de esta opinión, te dejo este capítulo del podcast que hago semana a semana:

Top 5: Joyas Escondidas de Netflix que puedes ver ya

Las series tienen un algoritmo en las plataformas que trabaja arduamente para tomar las preferencias de sus usuarios y poner los más populares. Así que aquí hemos compilado 5 series increíbles de Netflix que no han tenido mucha fama pero que sin duda no te arrepentirás de verlas.


1. Wanderlust

Wanderlust comienza con una pareja casada: Joy (Toni Collette) recientemente tuvo un accidente en bicicleta y no ha estado de humor por un tiempo y Alan (Steven Mackintosh) cree que ella solo está dando excusas y en realidad ya no se siente atraído por él.

Más adelante en ese primer episodio, después de que cada uno tiene un encuentro sexual fuera de su matrimonio, Joy propone algo: ¿Qué pasa si intentan ver a otras personas, simplemente por razones físicas, pero permanecen felizmente casados? Pueden mantener una relación estable, mantener unida su unidad familiar y aún así obtener algo del lado. Es una fantasía matrimonial, pero ¿tal vez puedan hacer que funcione?

Series Netflix

2. THE GET DOWN 

The Get Down es una de las propuestas más ambiciosas del exitoso director de cine Baz Luhrmann ( Romeo + Juliet , Moulin Rojo). Cuenta la historia de Ezekiel “Books” Figuero, un famoso rapero que junto a sus amigos Dizzee, Ra-Ra y Boo-Boo, conocen a un artista de graffiti, Shaolin Fantastic, un discípulo de Grandmaster Flash. Entre la costumbre escolar, las historias del corazón y la peligrosa proximidad a los círculos criminales, que cruzan en el Bronx, ellos siguen en busca de convertirse en unos famosos raperos. 

Tiene temas interesantes como: la vida en las calles del Bronx, la clase política corrupta y el narcotráfico. Pero también, nos muestra una forma positiva de superarse, sin renunciar a su identidad y sin traicionar a sus amigos. Sin duda, es una de las series en Netflix que seguro les sorprenderá.

Series Netflix

3. POSE

Ángel Evangelista (Indya Moore) está en los primeros días de un romance con Stan (Evan Peters), quien se va a casa con su esposa y sus hijos en Nueva Jersey después de días de trabajo para el imperio Trump bajo la atenta mirada de Matt (James Van Der Beek ), un gran estafador. Los excesos de Matt son peligrosos y esos derroches son lo que unos competidores del salón de baile intentan alcanzar y superar. 

Pose se desarrolla en el mundo de 1987 y analiza el acercamiento de varios segmentos de la vida y la sociedad en Nueva York de la cultura underground . Cuenta con el mayor elenco de actores transgénero y LGBTQ. Todo sobre el programa es asombroso, desde sus trajes impecables hasta su banda sonora impulsada por el éxito y el ritmo de cada episodio.

Series Netflix

4. En pocas palabras 

La perspectiva de una nueva entrega documental semanal de apenas 20 minutos de duración es emocionante. Sin apegarse a un solo tema, la serie narra de manera rápida y sencilla temas de interés social de los que necesitamos hablar. 

Cuenta con temas variados como la monogamia, la brecha salarias, el K-pop, ADN, astrología, entre otros. La serie tiene lenguaje visual muy bueno. A la vez que agrega una variedad de informes e investigaciones que avalan los datos que se muestran. 

Series Netflix

5. Muertos para mí

Jen (Christina Applegate), una viuda cansada con problemas de ira, asiste a su primera sesión grupal de consejería de duelo después de que su esposo es asesinado en un golpe de fuga. Ahí conocerá a  Judy (Linda Cardellini), una mujer que perdió a su prometido hace un par de meses. Las dos forjan una rápida amistad, pero Judy no es exactamente quien dice ser, y eso es lo que hace que la serie sea tan complicada. El programa es una comedia oscura llena de actuaciones increíbles con dos mujeres que luchan con sus propias construcciones de dolor.

Series Netflix

¿Qué les parece, Cinéfilas y Cinéfilos? ¿Le darán una oportunidad a estas series de Netflix?

Cultura de la Cancelación: ¿Justicia o Exageración?

Hace varios días encontré en twitter que un crítico de cine mexicano, Ernesto Diezmartinez, había comenzado a publicar hilos diarios sobre directores “clásicos” de cine que teníamos que cancelar con sus “obras maestras”, debido a actitudes y comportamientos racistas, misóginos o fascistas que habían tenido durante su vida. En el primer tweet hacía un llamado a la coherencia y a que, si había que moralizarnos, nos moralizáramos con radicalidad. La lista se ha ido nutriendo al paso de los días con nombres como Griffith, Fassbinder, Mizoguchi, Pabst o el “Indio” Fernández.

En redes sociales, publicaciones semejantes aparecieron después de que la editorial francesa Hachette anunciara que ya no publicaría las memorias de Woody Allen. El tono de muchos de estos tweets fue claramente irónico, pero eso no disminuye su negligencia. Por el contrario, al ridiculizar la “cultura de la cancelación”, se arremete y pone en cuestión —¿involuntariamente?— todo un movimiento que busca no sólo alentar las denuncias de abuso y violación dentro de la industria cultural, sino resquebrajar todo el sistema de prácticas y creencias que ha servido como sombrilla de esas violencias cometidas por los hombres en contra de mujeres y de otros hombres.


No pienses en un elefante o el argumento de la pendiente resbaladiza

El lingüista y analista del discurso George Lakoff en su libro No pienses en un elefante disecciona el modo de argumentar de los políticos norteamericanos de derecha y extrae una jugosa lista de estrategias retóricas que les son características. Éstas las podemos encontrar hoy no sólo en los seguidores de Donald Trump, sino en una amplia gama de discursos reaccionarios.

Uno de esos modos de argumentación Lakoff lo bautizó como “la pendiente resbaladiza”, que consiste en que, una vez concedido el primer paso, hay que dejarse ir hasta el precipicio. Pensemos en el ejemplo de la legalización de los matrimonios homosexuales y el repelús que causa a los conservadores y pro-vida, quienes no dudan en denunciar que abrir esa puerta jurídica permitirá que en un futuro —para ellos cercanísimo— se legalicen la pederastia y la zoofilia. No hay consecución lógica entre ambos eventos (aunque para ellos la lógica es irrefutable), pero establecer una posible conexión entre ellos logra generar miedo y desmovilizar el apoyo a estas iniciativas.

Esta “falacia de tobogán” actualmente se ha revestido de ironía: la capucha favorita de los discursos reaccionarios en el siglo XXI; y, con ello, se ha revitalizado el empeño por, desde el humor, minimizar y rivalizar con reivindicaciones sociales, especialmente feministas.


Entre la cultura de la cancelación y la cultura de la denuncia

No fue el primero, pero sí el más mediático. En octubre de 2017, aparecieron las primeras acusaciones contra Kevin Spacey. Menores de edad, empleados de Netflix y numerosos actores aseguraron haber sido acosados o abusados sexualmente por el actor. No pasó mucho tiempo, ni siquiera un mes, para que Spacey perdiera todos los contratos con Netflix e incluso fuera removido de las producciones en las que estaba trabajando. Spacey ofreció disculpas, se internó en una clínica, pero nada fue suficiente para que recuperara su trabajo.

Las acusaciones de abuso sexual no han sido los únicos motivos esgrimidos para “cancelar” un actor, o escritor. Comentarios misóginos, racistas, chistes sobre pedofilia, han provocado que actores salgan del reparto de una película o que directores abandonen un rodaje a la mitad. No importa si la acusación fue de un hecho reciente o de hace 30 años, la “cancelación” se ha convertido en un fantasma que deambula por todos los pasillos buscando a quien devorar.

cancelación

Si bien es cierto, que la “cancel culture” es ahora una de las expresiones más viscerales y tiránicas del fandom, ésta ha caminado paralelamente al impulso que movimientos como #MeToo ha dado a la cultura de la denuncia.

Las violencias sexuales han sido durante muchos años silenciadas en el ámbito familiar y laboral. La revictimización provocada por las instituciones judiciales, la estigmatización social, las amenazas de represalias y la normalizada incredulidad del hombre ante la palabra de la mujer se convirtieron en poderosos silenciadores de las voces de las víctimas. Sin embargo, las redes sociales han favorecido la creación de nuevas formas de solidaridad que han empoderado a quienes padecen o padecieron alguna violencia sexual a hablar de ello y a denunciar a los perpetradores.

No sólo se trata de un ejercicio terapéutico, sino sobre todo de visibilizar en el espacio público-mediático la recurrencia de prácticas opresivas y de dominación que ha ido formando a nuestras industrias culturales y a la historia del arte en general. La cultura de la denuncia, más que cancelación, pide justicia: si no es posible ya iniciar un proceso judicial, o la reparación del daño es insuficiente, es necesario luchar por la garantía de la no repetición. Y si para ello hay que desmantelar la industria desde sus cimientos, pues no hay tiempo que perder, ni habrá estrategia que sea excesiva.


En busca de una nueva memoria fílmica o el fin de los cánones

La revisión del canon ha sido uno de los ejercicios que los movimientos feministas ha promovido con fuerza. ¿Qué hacer con la obra de directores, escritores o cantantes que hoy sabemos ejercieron múltiples violencias contra mujeres, hombres o niños, y cuyas creaciones ocupan ya varias páginas de la historia del arte?

Las respuestas no han sido unánimes y no tienen por qué serlo. Desde el mero reconocimiento de la complejidad de una persona, pasando por abrazar la “valentía de la incoherencia” (el reconocer que una obra nos gusta, aunque aborrezcamos a su autor), hasta la denuncia y renuncia voluntaria a esos autores y sus obras; no hay consenso, mucho menos imposición, sobre qué alternativa elegir.

El cuestionamiento del canon está atravesado por el rechazo de la premisa “Hay que separar la obra de su autor”. En vez de ello, lo que se quiere es indagar hasta qué punto los autores canónicos lograron posicionarse como tales y construyeron su legitimidad a costa de cometer violencias (¡delitos!) en contra de sus subordinadas y subordinados, o solapando las agresiones cometidas por otros hombres. Identificar y visibilizar estas violencias estructurales, “invisibles”, ha servido para dar cuenta de cómo muchas de estas industrias se han consolidado gracias a las complicidades y la reproducción de prácticas depredadoras.

Pienso, por ejemplo, en la parsimonia del tono que emplea el director Abbas Kiarostami para referirse a los comportamientos abusivos y acosadores de Chaplin en el rodaje de El chico. Esta reducción del acto violento a mera anécdota consolida la obra de Chaplin a expensas del dato de su “vida personal”: reproduce el canon, demerita las violencias.

Frente al canon vertical y monolítico —eminentemente masculino y autoritario—, han proliferado las memorias fílmicas situadas desde la diversidad étnica, sexogenérica o funcional, construidas, no sobre la defensa del genio, sino desde la horizontalidad, los afectos empáticos y buscando fortalecer las solidaridades/sororidades existentes. Gracias a estas nuevas miradas sobre el pasado, se han revalorizado voces de mujeres y hombres que habían quedado silenciadas y aplastadas por el discurso hegemónico de los defensores del canon.


Adiós al paradigma del genio atormentado

Además de una revuelta del canon, hay en esta revisión crítica del pasado un intento por dejar atrás la imagen romántica del artista como “genio atormentado”. Poseído por demonios, dueño de un aura poderosa, e investido por toda la imaginería religiosa: el culto, la devoción, el sacrificio; el artista de pronto se descubrió situado en una esfera aislada, y por encima, del resto de los hombres y las mujeres. Por lo tanto, tanto su vida y la vida de los demás quedaban subordinados y sometidos a su obra.

Habitante de los cielos y los infiernos, su labor vicaria lo eximía de todos sus errores y sus excentricidades. Podía tener un esclavo, encerrar a su hija en una habitación cada mañana, o participar de sangrientos rituales con animales; nada importaba siempre y cuando pariera, del encuentro con el submundo de las pasiones humanas, una obra maestra.

La vida del artista tenía que ser tan fascinante como enigmática, tan perversa como arrebatada. Su genio radicaba en esa suma de contradicciones. Mientras más patológica fuera su locura, más atrayente su obra (pensemos en todas las generaciones de “escritores malditos“, desde el simbolismo francés hasta los beatnik norteamericanos). Este modo de contar las vidas de los artistas, ¡y de vivirlas!, se popularizó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y, en gran medida, coadyuvó para la creación del canon contemporáneo.

El artista no sólo era fascinante, también quedaba eximido de sus pecados. No existía ningún equivalente al derecho canónico que los juzgara, de allí que la mayoría de sus actos quedaran impunes y fueran, paradójicamente, legitimados y solapados por el genio de su obra.

La cultura de la denuncia y las reivindicaciones feministas y étnicas pugnan por un cambio de paradigma en el seno de la creación artística. Dejar atrás el lenguaje vicario y sagrado de la creación como sacrificio y como tormento (creo que todos coincidimos en que una obra de arte no es producto de una intervención sobrenatural como lo pensaban los griegos o los románticos), y empezar a pensar en acciones de cuidado y autocuidado dentro del proceso creativo mismo (léase el ensayo indispensable Su cuerpo dejarán de Alejandra Eme). Remplazar el egoísmo de la inspiración por la colaboración de las escrituras colectivas, múltiples, anónimas. Acabar con la idea solitaria y onanista del autor y poner en el centro figuras y símbolos que apelen más a la colectividad y a lo común que al individuo.


Más que ridiculizar la “cancelación”, se requiere potenciar las voces disidentes y las denuncias. En vez de radicalizar el humor, es necesario radicalizar nuestras lealtades. Todavía quedan muchas complicidades por deshacer y muchas violencias por sacar a la luz.

¿Ustedes qué opinan, Cinéfilas y Cinéfilos? ¿Es justa la cultura de la cancelación?

Frozen 2: ¡Llévate la historia en Blu-Ray!

¡Frozen 2, la épica aventura de Elsa y Ana, puede entrar a tu colección!

Ana, Elsa, Olaf, Sven y Kristoff regresaron hace unos meses para una épica aventura. En ella, entraron a un mundo completamente nuevo, donde pudieron conocer un poco más sobre los poderes de hielo de Elsa y sobre la historia oculta de Arrendale.

Frozen 2

Lo Genial de Frozen 2

Con las voces de Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad, Evan Rachel Wood y Jonathan Groff, la película recaudó más de 1,400 millones de dólares en la taquilla internacional, superando por mucho lo que había logrado recaudar su antecesora cuando Frozen se estrenó por primera vez en 2013.

Frozen 2 recibió en general críticas positivas, las cuales destacaron principalmente el diseño de los personajes y los ambientes, que tienen el cuidado y la calidad de siempre en Disney-Pixar. Además, la canción principal, Into The Unknown, fue un éxito tan grande que todas las actrices que brindan la voz de Elsa en diferentes idiomas, se unieron para cantarla durante la 92 Ceremonia de los Premios Óscar.

¿Quieres llevarte un Blu-Ray?

¡Ya puedes llevar a tu casa esta épica aventura! Para ganar uno de los increíbles Blu-Rays que Fuera de Foco tiene para ti, sólo debes responder estas sencillas preguntas:

1.- ¿Cómo se llama la actriz que da vida al personaje de Elsa?

2.- ¿Qué pequeño animal es el primero que acompaña a Elsa en esta nueva aventura?

3.- ¿Qué te gusta más, Leti t go o Into The Unknown?

Frozen 2
¡Mucha suerte Cinéfilos!

El Problema de las Comedias Mexicanas

Las Comedias mexicanas están en crisis y necesitan desesperadamente cambiar. Por el bien del cine mexicano.

Veinteañera, divorciada y fantástica cuenta la historia de Regina (Paulina Goto)  una veinteañera que siempre soñó con casarse. Y lo hizo, pero el sueño duró mucho menos de lo que pensaba y ahora tiene que enfrentar la vida como divorciada. El problema es que se desafiará a los prejuicios de su familia y amigos. 

La película es dirigida por Noé Santillán-López (Una última y nos vamos) y cuenta con las actuaciones de Paulina Goto, Vadhir Derbez, Ela Velden, Jesús Zavala, Gisselle kuri, Ricardo Peralta y Natalia Telléz. 

Esta película es una comedia romántica sobre el amor propio y  las diferencias culturales entre los estados más conservadores del país y el área metropolitana.  Si lo tomas a la ligera, te podría gustar el humor que conlleva. La película no tiene sentido de ninguna manera y no espera aprender una lección de vida, en muchas partes solo vemos a una joven con dinero que aprende sobre la vida y los valores mientras encuentra su verdadero amor. 

Los chistes son insípidos, muchos de ellos incomodan. La mayoría de los personajes de esta película son muy simples, llenos de estereotipos para que de alguna manera logre dar risa. Claro que no es lo peor de lo peor, pero no es una buena película de ninguna manera. 

Al personaje principal le cambian totalmente el temperamento sin razón alguna, lo que ocasiona que el final parezca falso y sin sentido. Esta no es una historia de amor para sentirse bien, el tema principal de la película está muy lejos y no logran profundizar. 

Comedias Mexicanas, Cine Mexicano

¿Por qué siguen estas comedias meicanas?

Lo  cierto es que este tipo de películas vende mucho, en el reporte anual de CANACINE se expone que en el 2019 hubo un crecimiento de 26% logrando 1,767 millones de pesos en taquilla del cine mexicano y durante el 2019 se han inaugurado 510 salas nuevas. 

Distribuidoras mexicanas como Videocine tiene 1,169 millones de pesos en ganancias en el año 2019 y Cinépolis 372 millones de pesos.  Las películas mexicanas más taquilleras del año pasado fueron: No manches frida 2 con $329.3, Mirreyes vs godínez con $238.6, Tod@s caen con $136.0,  Dulce familia con $112.6, La boda de mi mejor amigo con $100.1 y Solteras con $67.7. Y todas pertenecientes al género de comedia romántica. 

Basta con poner un elenco popular para que la sala de cine se llene y aunque esto pasa en cualquier país, el problema en México es que aquí no tenemos una gran variedad para ver otro tipo de género. Si bien el año pasado se estrenaron películas como: La Camarista, Chicuarotes, Las Niñas Bien y  Esto no es Berlín no tuvieron la misma distribución y publicidad que las comedias románticas.

En un artículo publicado por Zona Docs titulado “¡tú no eliges lo que ves!: las condiciones y reglas del duopolio cinematográfico en México” se explica como  el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía determina que el 10% de la cartelera anual debe ser exclusiva para el cine mexicano, el problema es que todas pertenecen a un solo género.  

También señala que: el gobierno mexicano destina 4 mil 430 millones 808 mil 773.11 millones de pesos para financiar la producción de películas mexicanas a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. El problema es que se le otorga a las grandes productoras (VIDEOCINE) que fácilmente podrían hacer sus películas sin apoyo de estos financiamientos, en consecuencia las pequeñas productoras que sí requieren del recurso no acceden a estos apoyos.

Comedias Mexicanas, Cine Mexicano

Las comedias románticas 

El género ha estado en la cima de las listas de taquilla en México, por otra parte las razones detrás del ascenso de la comedia romántica es su capacidad de adaptarse a los valores económicos y morales de las clases medias y altas mexicanas; su éxito en comprometer los cambios en la audiencia como resultado de la privatización de las estructuras de exhibición. 

El otro problema con estas películas es la ocurrencia común de gestos románticos exagerados que los personajes realizan para salir con éxito su interés amoroso.  Este aspecto de las películas de comedias románticas da una imagen seriamente irreal de las relaciones que elevan las expectativas de los espectadores a niveles altos.

Los ritmos narrativos pueden ser familiares, y los clichés probablemente abundan, pero el deseo de enamorarse y ser amado es universal, lo que significa que el romance nunca pasa de moda. El hecho de que estas películas manipulen nuestras emociones a través de tramas artificiales es posiblemente parte del punto. La mayoría de estas películas presentan tramas que obligan a los personajes a saltar a través de arcos absurdos con el objetivo del final feliz.

A los no creyentes de las comedias románticas les encanta poner los ojos en blanco en este tipo de narrativa, caracterizándola como cursi o cliché, ignorando el hecho de que este tipo de historia son muy populares y generan dinero. Con los personajes correctos, interpretados por los actores correctos, se pueden lograr grandes películas como: Mean Girls, El diario de Bridget Jones o Pretty Woman. 

Comedias Mexicanas, Cine Mexicano

Conclusión

La industria cinematográfica mexicana está sufriendo y necesita desesperadamente cambios y mejoras. El cine mexicano necesita recibir más apoyo y las distribuidoras deben dar más oportunidad, arriesgarse y  contar historias diferentes.  La distribución es muy importante en el negocio del cine, es responsable de la comercialización de una película.  Se ha dicho que hacer una película no es tan difícil como distribuirla, debido a la enorme cantidad de costos en dinero y tiempo involucrados. 

Un distribuidor debe sentirse seguro de que puede obtener una ganancia  suficiente de su inversión. Tener el respaldo de un estudio importante, un director o estrella bien conocido puede mejorar enormemente las posibilidades de asegurar un buen acuerdo de distribución. Los cineastas independientes a menudo usan festivales de cine como una oportunidad para llamar la atención de los distribuidores. 

Lo importante es que las distribuidoras se interesen por películas de otros géneros y quieran hacer una buena publicidad y distribución. Por esta razón, los cineastas a menudo se ven obligados a salir de México e ir a otro lugar para hacer sus películas. Irónicamente, los tres directores mexicanos más importantes de la actualidad, Cuarón, Iñárritu y Del Toro, abandonaron México luego de luchar por financiar sus películas.  

Comedias Mexicanas, Cine Mexicano

Referencias 

Robledo, A. Pérez, Y. Ramírez, M. Hernández, P. Fernández, S. Gutiérrez, D. Tapia, J. Castro D . (2019). ¡tú no eliges lo que ves!: las condiciones y reglas del duopolio cinematográfico en México. 2020, de Zona Docs Sitio web: https://www.zonadocs.mx/2019/06/14/tu-no-eliges-lo-que-ves-las-condiciones-y-reglas-del-duopolio-cinematografico-en-mexico/

Canacine. (2020). RESULTADOS DEFINITIVOS 2019 . 2020, de Canacine Sitio web: http://canacine.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/Resultados-definitivos%C2%B419-2.pdf


Castlevania, Temporada 3: ¿La mejor hasta ahora?

Castlevania llegó a Netflix con una nueva temporada. ¿Alucard logra mantener su estatus como rey de las tinieblas?

Hace unos días llegó a netflix la tan esperadisima tercera temporada de Castlevania, y vaya que llegó con todo y me parece que hay mucho de que hablar con respecto a esto.

Castlevania, el exitoso videojuego ahora exitosa serie

Esta no solo es una de las franquicias de videojuegos más exitosas de la historia, sino que su llegada a la pantalla se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming prácticamente desde el primer momento, y es que sin duda esta adaptación ha logrado sorprender a propios y extraños por la gran calidad del producto.

Castlevania
Castlevania se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Netflix

Y es que siendo muy sinceros nadie esperaba que la serie fuera tan buena en aquella primera temporada, pero mas sorprendente fue cuando la segunda parte logró superar con creces a la anterior, sobre todo con el impactante final que nos ofrecieron; lo cual aumentó las expectativas cuando se confirmó la tercera temporada.

Y tras casi año y medio de espera por esta nueva temporada en la que no tuvimos nada de información previa, llega esta tan esperada continuación a la historia que tanto nos ha atrapado.

Recapitulemos…

Finalmente Drácula puso en marcha su plan para acabar con la humanidad. Sus generales y ejercito estaban reunidos para empezar con la matanza, desafortunadamente, las traiciones de miembros clave tiraron por la borda todo lo que el conde estaba planeando. Los generales y casi todo el ejercito fueron exterminados.

Esto culminó en una espectacular batalla entre Trevor, Sypha y Alucard contra el amo de la oscuridad, en la cual finalmente murió a manos de su propio hijo en uno de los momentos más emotivos que nos ha dado la serie.

Castlevania

La muerte de Dracula pudo haber simbolizado el final de la historia, pero como ustedes sabrán, esta historia pertenece a una muy longeva franquicia de videojuegos. En la que hemos visto tantas veces la partida y regreso del vampiro más celebre del mundo. Así que siempre hay de donde sacar material.

Al igual que en la temporada anterior

Esta toma algunos elementos de videojuego “Curse of Darkness” continuando casi de inmediato donde la anterior nos dejó, tras la muerte de Drácula, Trevor y Sypha se han dedicado a recorrer Europa acabando con los remanentes del ejercito del conde.

Mientras estos dos se hacen mas cercanos, Alucard, quien se quedó custodiando las ruinas del castillo de Drácula, se van aislando más y más del mundo, hasta la llegada de dos visitantes misteriosos que están buscando desesperadamente su ayuda.

Ademas, Isaac está decidido a vengarse de aquellos que traicionaron a su amo, obligándose a recorrer parte del mundo con tal de hacerse de los medios para encontrar y acabar con Carmilla y Hector, a quienes ve como los responsables de la caída de Drácula.

Castlevania
Isaac ha demostrado ser uno de los más fieles sirvientes del conde Drácula

Esta temporada empieza a abarcar nuevos temas, dilemas morales y personales y cómo estos personajes están lidiando con las consecuencias de sus actos.

El caso más claro es sin duda el de Alucard, a quien vemos afrontando estoicamente su soledad, la depresión por haber matado a su padre y sus propios traumas personales. Pero también tenemos a Isaac y Hector, quienes pagan un precio muy alto por las decisiones que tomaron y por las que tomarán a futuro.

Castlevania
Esta temporada introduce nuevos personajes que aportan demasiado a la trama

A los que son amantes del gore y de la acción cruda, les puedo decir que esta temporada tiene algunas de las mejores secuencias de acción de toda la serie, algo que muchos fans van a agradecer. Sobre todo porque en temporadas anteriores quedó un poco a deber el personaje de Trevor, que, si bien en las dos temporadas pasadas fue un elemento indispensable, al final siempre se queda muy atrás del hijo de Drácula.

El mayor problema de la serie…

Es uno, y es le hecho de que hasta ahora, el trabajo que Warren Ellis y Sam Deats han hecho con Castlevania ha sido tan bueno que estoy seguro que para muchos de ustedes se les va a hacer muy larga la espera hasta saber el cómo continuará esta historia y podamos conocer el destino de los personajes.

Porque, lo mas seguro, es que tengamos que esperar otro año y medio o quizá hasta más para ver la continuación y saber si finalmente Isaac logrará su venganza y si podrá traer de vuelta al malvado Drácula.

Castlevania
¿Volveremos a ver al amo de la oscuridad?
¿Y ustedes ya vieron la tercera temporada de Castlevania? ¿Qué les pareció? ¿Esperan con ansias la siguiente temporada?