CONCURSO: Maligno

¡CINÉFILOS! Para conmemorar el estreno de Maligno tenemos para ustedes un paquete cortesía de nuestros amigos de IMAGEM FILMES MÉXICO.



Para ganar el paquete sólo debes: 

1.- Decirnos cuál es tu película de terror favorita.

2.- Mencionar dos cintas de Imagem Filmes.

3.- Mencionar a dos actores que participen en la cinta.


SINÓPSIS

Una madre, preocupada por el comportamiento perturbador de su hijo, está convencida de que algo sobrenatural está transformando la vida del pequeño y de quienes lo rodean, poniendo a todos en peligro.


TRAILER

http://https://youtu.be/_t_7X07Dy1o


¡PARTICIPA!

 

Free Solo

Se le conoce como Free Solo al acto de escalar montañas sin usar sogas. Este documental nos llevará a conocer un poco de la historia de este deporte, pero más que nada, nos mostrará la que es posiblemente la mayor hazaña de una actividad ya de por sí intensa.

En el Parque Nacional de Yosemite se encuentra El Capitán: una formación rocosa, famosa por ser una de las más difíciles de escalar. Pero eso no le importa a Alex Honnold, un reconocido escalador dispuesto a enfrentar el reto de llegar a la cima sin ningún equipo de protección.

Un héroe muy peculiar

Soy alguien que odia los deportes, pero ama los documentales que hablan sobre ellos. Lo digo para animarlos a ver este documental, aun cuando no hable de un tema que les guste. Yo entré sin saber nada sobre esta práctica, y salí con una profunda admiración hacia quien decide hacer de esto su estilo de vida.

Partiendo de allí, lo que más disfruté y agradecí de Free Solo es la forma tan honesta en que presenta al protagonista. Bien podrían mostrarnos su historia como una de superación, donde este sujeto vence sus dificultades y temores para convertirse en el ejemplo a seguir de una nueva generación, pero Free Solo toma otro camino.

A decir verdad, Alex Honnold puede ser un sujeto muy desagradable. Incluso cuando la admiración por su trabajo es una constante en todo el documental, a veces es difícil sentir empatía por él debido a como se muestra ante el mundo y sus allegados. Muchas veces pensé en él como el Sheldon del mundo deportivo.

Las hazañas técnicas

No sólo es Alex quien debe prepararse para cumplir con esta tarea. El equipo de producción tiene sus propios problemas. Desde dónde van a colocarse para no estorbarle al escalador en su camino, hasta qué harían si Alex cayera y ellos tuvieran que presenciar el momento, además de tener el material con la tragedia.

Funciona muy bien esa otra capa que agregan, pues todos admiramos este tipo de trabajos, pero pocos sabemos cómo se realiza. Me parece un gran acierto ver al propio Jimmy Chin, uno de los directores y amigo de Alex, frente a la pantalla resolviendo estos contratiempos.

Al final vale la pena. La fotografía es impactante. Nos muestra el esfuerzo de Alex al escalar desde ángulos complicados, sin dejar de lado los hermosos paisajes que tiene de fondo.

Pero no quiero dejar de lado la secuencia final. Sí, quizás ya saben en qué termina, pero eso no le quita ni un poco de emoción. Es ahí donde podemos ver lo bien armada que está la cinta. Pocos diálogos, música de fondo, buen ritmo narrativo, y ningún efecto especial. Cuando se construye una buena historia, no se necesita más para crear tensión: ¡En tu cara, Michael Bay!


Free Solo es ahora ganadora de un premio Óscar a Mejor Documental. Ustedes, ¿ya se dieron oportunidad de verla? No olviden dejarnos sus comentarios.

True Detective 3×08: “Now Am Found”

True Detective en su Temporada 3, venía planteando elementos de primerísimo nivel. Sin embargo, el desenlace significó un bajón y una decepción que nadie esperaba. No importó tanta construcción de tensión alrededor de un misterio, porque éste acabó resolviéndose de forma abrupta y sin un contexto más importante.

No vamos a decir tampoco que fue espantoso, pero cuando van tejiendo una trama con pistas que aparecen por doquier, más el juego de tres diferentes líneas de tiempo, lo mínimo que hay de expectativa es una resolución que te recompense por haber dedicado tanto a querer desenterrar la verdad… Una verdad “oculta” que no fue nada del otro mundo.

La forma en que se desarrollaba la historia, con esa particularidad de hacer transiciones en tres épocas distintas, fue sublime. Desgraciadamente ese recurso narrativo era más intrínseco en la personalidad de su protagonista, que un aporte al misterio como tal.

Era la presentación de las distintas capas del personaje, lo cual se aprecia al permitirnos ver una destreza actoral impresionante del, ahora dos veces ganador del Oscar, Mahershala Ali… Pero, sinceramente, pudieron haber hecho algo mejor. Yo siempre aposté por el elemento sobrenatural o espiritual y quede burlado porque nunca se registró.

Fin del misterio

Luego de que dieran algunas vueltas y consiguieran información con sus contactos, tanto Wayne como Roland (en 2015) se dirigen a la ahora abandonada mansión de los Hoyt. Ahí se topan con el famoso cuarto color rosa, donde descubren una pared con un gran dibujo, igual a los que hacía Julie en su hogar.

Prosiguen con su ímpetu detectivesco y llegan a la casa del tal Junius Watts. Éste los recibe como si estuviese viendo a fantasmas del pasado que vienen a llevárselo a la tumba, por lo que confiesa -súper conveniente para la trama- todo lo que sucedió con los niños Purcell.

En resumidas cuentas, Watts cuidaba a Isabelle Hoyt, hija del magnate, y quien quedó mal de la cabeza después de que perdiera a su esposo e hija pequeña. Llegó un día en que en un almuerzo en la empresa, Isabelle miró a los niños Purcell junto a Lucy, que trabajaba ahí en ese entonces.

Harris James, quien había ayudado a los Hoyt a cubrir un accidente que estuvo involucrada Isabelle, contactó a Lucy para un acuerdo de “prestar a los niños”. Es así que Isabelle, Watts y los pequeños se juntaban a jugar en el bosque, mientras Lucy recibía dinero por ello.

La fatalidad

Todo iba bien hasta que una fatídica tarde en que Isabelle se encontraba peor que de costumbre, ya que ella consumía litio para mantenerse “estable”, quiso llevarse a Julie a la fuerza a su casa. Will trató de impedir con todas sus fuerzas que esto ocurriera y fue ahí que Isabelle lo empujó, cayendo la cabeza de éste sobre una roca, falleciendo al instante.

Watts movió el cuerpo, mientras una angustiada Julie no sabía qué le pasaba a su hermano. Así es que lo llevó hasta la cueva y le dijo a la pequeña que estaba descansando, momento en que la propia Julie le acomodó las manos como en el bautizo.

La niña viviría en la mansión Hoyt desde ese día y por más de 10 años. Su vida giraría alrededor de ese cuarto rosado y pasaría drogada con litio, suministrado por la propia Isabelle para intentar que ella olvidara todo recuerdo de su antiguo hogar.

Watts, en un arranque de remordimiento, dejó abierta la puerta de este cuarto para que Julie escapara, teniendo como plan que se encontraran en un punto en específico. Sin embargo, ella jamás se presentó.

La tumba de Julie

Continuando con esa mega confesión de Junius, Wayne, Roland y nosotros como espectadores nos damos cuenta de que luego de huir se fue a un hogar de monjas que cuidan a mujeres con problemas, hasta que eventualmente “murió” aparentemente por VIH.

En ese convento está la tumba de Julie y el caso parece resuelto. El sabor es agridulce para los detectives y para nosotros claro, por lo que en un ápice de lo que parecía que algo más interesante iba a pasar, Amelia se le aparece a un anciano Hays, diciéndole la teoría del “¿y si Julie nunca murió?“.

La fachada de la muerte había sido un acuerdo entre las monjas para que ella pudiera vivir de forma libre sin temer por su pasado. Además, en una muy feliz coincidencia, se reencuentra con el niño que siempre tuvo un crush con ella cuando estaban en el colegio. Ahora ambos adultos, comenzaron una relación y tuvieron una hija que llamaron Lucy.

En la mente de Wayne

El viaje vertiginoso y prolijo de la trama de True Detective fue gracias a las confusiones dentro de la mente de Wayne Hays. Es por él que había tantas teorías conspirativas en diferentes foros y que hacía apetitoso este final. Pero esa memoria engañosa del detective nos la jugó muy bien.

Incluso cuando tuvo el encuentro con lo que marcó su vida, Julie, ni siquiera pudo recordar dónde estaba. Sucede que da con la dirección en donde vive esta mujer, pero al parquearse fuera de la casa, pierde su memoria. Se acerca a ella y sostienen una conversación cordial, ambos desconociendo frente a quién están.

O quizás no del todo… hay un momento en que una mirada de Hays denota reconocimiento, pero quizás no quiso decir nada porque no quiere alterar la buena vida que tiene Julie, luego de haber pasado tantos tormentos.

El cierre

El episodio termina con Wayne acompañado de su familia, nietos y su buen compañero Roland. De pronto, la cámara viaja hasta su ojo derecho, que nos transporta a la línea de tiempo de los 80’s, en la reconciliación que tuvo con Amelia, esa mujer que en las buenas y malas siempre fue el equilibrio de su vida.

Posteriormente, ponen una escena de un Wayne en Vietnam, siguiendo pistas de algún enemigo….

¿Qué sugiere esto? Para mí, creo que es una forma de decirnos que su mente es un loop eterno o que cada vez regresa más atrás, perdiendo su capacidad cognitiva.

Como último apunte, tengo que decir que la decepción de este final fue grande. No obstante, admiro mucho la relación entre Amelia y Wayne. Ése fue el punto fuerte de la serie en realidad, que nos distrajo con el misterio de los niños Purcell. Lo que sí fue inaudito es que no dijeran cómo murió ella, ni dieran conclusión a lo del documental, ni nos ofrecieran un último vistazo a Tom.

¿Y por qué 2015? Eso es algo que todavía resuena en mi cabeza, desde el primer episodio me pareció extraño. Tal vez se animan a un episodio especial de conclusión unos cuantos años más tarde, tal vez 2019.

Veredicto

La experiencia True Detective es sumamente importante para cualquier amante de las buenas series y del buen cine. Desde la ambientación, el diseño de producción, las actuaciones, la dirección…, todo se ve impecable.

El ritmo y diálogos también son interesantes, pero es una verdadera lástima que todo lo bueno lo desperdiciaran con un final que no cumplió con las expectativas.


¿Ustedes, qué opinan?

Vice: El Vicio del Poder

Vice nos entrega un hombre que trabaja desde las sombras, que utiliza su anonimato para mover los hilos tras bambalinas. Adam McKay presenta a un Dick Cheney (Christian Bale) demacrado, alcoholizado y sin esperanza de un futuro prometedor en sus inicios; después, manipulador y enfermo del vicio del poder; finalmente, el vicepresidente más poderoso de los Estados Unidos.

El poder de la edición

Sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que el elemento más destacable de la cinta es la edición. Entre voz en off, insertos textuales, imágenes descontextualizadas usadas con retórica, el rompimiento de la cuarta pared, cambios de estilo continuo en la cámara, Vice se vistió con personalidad propia. No cabe duda que el editor Hank Cowin demuestra que el cine termina de nacer en la edición. Nos presenta un montaje enfiestado, interrumpido, pero fluido que permite enfatizar y desglosar los pensamientos de Cheney y entender sus hazañas.

Desde el momento en que aparecen los créditos a manera de chiste mucho antes del verdadero final, hasta el énfasis en elementos burdos, como el corazón del mismo Cheney; la cinta está conformada por diversas texturas que si bien resultan extenuantes, mantienen al espectador en una montaña rusa de emociones. En ese sentido, Vice logra transmitir el ritmo vertiginoso de la política estadounidense.

Por otro lado, el ritmo frenético puede provocar agobio y cansancio en el espectador. El intercambio entre escenas fuera de contexto es desconcertante y atractivo en un inicio, pero a la larga se vuelve mecánico. No cabe duda de que el mejor elemento puede volverse el peor enemigo de la cinta.

 

¿Demasiado larga o demasiado corta?

A muchos les parece larga, a otros corta, ¿por qué opiniones tan extremas para Vice? Es cierto que el director Adam McKay decidió abarcar mucho, pero mencionar que se quedó corto es un error. Si bien algunos momentos de la vida de Cheney que valía la pena analizar resultaron superficiales, la cinta expone una perfecta síntesis de la historia política estadounidense, de Nixon hasta casi la llegada de Obama.

Por otro lado, el estilo de edición abarrotada puede agobiar al espectador, siendo percibida más larga de lo que es por el consumidor. La narrativa cambia de voz en off a uso de un narrador presente, e incluso al rompimiento de la cuarta pared con el personaje principal, dando como resultado un collage de recursos. Entonces, ¿una síntesis bien hecha o una narrativa mecánica que agobia?  Vice es un ejemplo perfecto de la subjetividad del cine.

Es Atrevida

Los resultados de Cheney se viven hoy en día, por eso Vice es una película contemporánea de importancia social. Esta cinta es atrevida en varios aspectos: Primero, el atrevimiento al mostrar el lado oscuro de la política, elemento importante para que se convirtiera en una cinta nominada a los premios de la Academia, que todos sabemos, es más un fenómeno social que artístico.

La cinta tiene varios personajes, pero la fuerza con que Christian Bale imprimió a Cheney, lo mantuvo en primer plano y sin peligro de quedar diluido entre la cantidad de secundarios. Vice es una cinta arriesgada, pero lograda.

En Conclusión

Una actuación fuerte que llena los pantalones de un hombre como Cheney, una edición collage y un tema trascendental: Vice lo tiene todo. Es una película pensada, peliaguda e innovadora que demuestra una cosa: El poder se mueve desde las sombras, y el vicio en la oscuridad es aún más tentador.


Cinéfilo, cuéntanos en los comentarios: ¿te hubiera gustado que ganara más Óscares de los que recibió?

Ganadores en los Óscar 2019

Después de semanas de expectativa, finalmente los ganadores a los Premios de la Academia vieron la luz el domingo 24 de Febrero. Sin host a la cabeza de la ceremonia, la entrega se vio repleta de momentos tan buenos, como extraños, y, sobre todo, de gritos de emoción y llanto en el escenario. Entre las apuestas más sólidas para el galardón, la cinta Roma de Alfonso Cuarón apuntaba para arrasar con todo en la noche de premios. Asimismo, The Favourite del griego Yorgos Lanthimos brillaba con diez ostentosas nominaciones que parecían tener la carrera ganada.

Te presentamos la lista completa de nominados y ganadores en cada categoría de la Edición 91 de los Premios Óscar.


Mejor Película

Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice


Mejor Actor:

Christian Bale, Vice.
Bradley Cooper, A Star Is Born.
Willem Dafoe, At Eternity’s Gate.
Rami Malek, Bohemian Rhapsody.
Viggo Mortensen, Green Book.


Mejor Actriz:

Yalitza Aparicio, Roma.
Glenn Close, The Wife.
Olivia Colman, The Favourite.
Lady Gaga, A Star Is Born.
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?


Mejor Actor de Reparto:

Mahershala Ali, Green Book.
Adam Driver, BlacKkKlansman.
Sam Elliott, A Star Is Born.
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice.


Mejor Actriz de Reparto:

Amy Adams, Vice.
Marina de Tavira, Roma.
Regina King, If Beale Street Could Talk.
Emma Stone, The Favourite.
Rachel Weisz, The Favourite.

 


Mejor Director:

Spike Lee, BlacKkKlansman.
Pawel Pawlikowski, Cold War.
Yorgos Lanthimos, The Favourite.
Alfonso Cuarón, Roma.
Adam McKay, Vice.


Mejor Película Animada:

Incredibles 2. Brad Bird.
Isle of Dogs. Wes Anderson.
Mirai. Mamoru Hosoda.
Ralph Breaks the Internet. Rich Moore, Phil Johnston.
Spider-Man: Into the Spider-Verse. Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman.


Mejor Cortometraje Animado:

Animal Behaviour. Alison Snowden, David Fine.
Bao. Domee Shi.
Late Afternoon. Louise Bagnall.
One Small Step. Andrew Chesworth, Bobby Pontillas.
Weekends. Trevor Jimenez.

DUMPLING BOY — In Disney•Pixar’s all-new short “Bao,” a dumpling springs to life as a lively, giggly, dumpling boy, giving an aging Chinese mom another chance at motherhood. When Dumpling starts growing up fast, however, Mom must come to the realization that nothing stays cute and small forever. Directed by Domee Shi, “Bao” opens in theaters on June 15, 2018, in front of “Incredibles 2.” ©2018 Disney•Pixar. All Rights Reserved.

Mejor Guión Adaptado:

The Ballad of Buster Scruggs. Joel Coen , Ethan Coen.
BlacKkKlansman. Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee.
Can You Ever Forgive Me? Nicole Holofcener y Jeff Whitty.
If Beale Street Could Talk. Barry Jenkins.
A Star Is Born. Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters.


Mejor Guión Original:

The Favourite. Deborah Davis, Tony McNamara.
First Reformed. Paul Schrader.
Green Book. Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly.
Roma. Alfonso Cuarón.
Vice. Adam McKay.


Mejor Fotografía:

Cold War. Lukasz Zal.
The Favourite. Robbie Ryan.
Never Look Away. Caleb Deschanel.
Roma. Alfonso Cuarón.
A Star Is Born. Matthew Libatique.


Mejor Largometraje Documental:

Free Solo. Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi.
Hale County This Morning, This Evening. RaMell Ross.
Minding the Gap. Bing Liu.
Of Fathers and Sons. Talal Derki.
RBG. Betsy West, Julie Cohen.


Mejor Cortometraje Documental:

Black Sheep. Ed Perkins.
End Game. Rob Epstein, Jeffrey Friedman.
Lifeboat. Skye Fitzgerald.
A Night at the Garden. Marshall Curry.
Period. End of Sentence. Rayka Zehtabchi.


Mejor Cortometraje en Live-Action:

Detainment. Vincent Lambe.
Fauve. Jeremy Comte.
Marguerite. Marianne Farley.
Mother. Rodrigo Sorogoyen.
Skin. Guy Nattiv.


Mejor Película en Habla no Inglesa:

Capernaum. Líbano-
Cold War. Polonia.
Never Look Away. Alemania.
Roma. México.
Shoplifters. Japón.


Mejor Edición:

BlacKkKlansman. Barry Alexander Brown.
Bohemian Rhapsody. John Ottman.
Green Book. Patrick J. Don Vito.
The Favourite. Yorgos Mavropsaridis.
Vice. Hank Corwin.


Mejor Edición de Sonido:

Black Panther. Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker.
Bohemian Rhapsody. John Warhurst.
First Man. Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan.
A Quiet Place. Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl.
Roma. Sergio Diaz, Skip Lievsay.


Mejor Mezcla de Sonido:

Black Panther.
Bohemian Rhapsody.
First Man.
Roma.
A Star Is Born.


Mejor Diseño de Producción:

Black Panther. Hannah Beachler.
First Man. Nathan Crowley, Kathy Lucas.
The Favourite. Fiona Crombie, Alice Felton.
Mary Poppins Returns. John Myhre, Gordon Sim.
Roma. Eugenio Caballero, Bárbara Enrı́quez.


Mejor Score Original:

BlacKkKlansman. Terence Blanchard.
Black Panther. Ludwig Goransson.
If Beale Street Could Talk. Nicholas Britell.
Isle of Dogs. Alexandre Desplat.
Mary Poppins Returns. Marc Shaiman, Scott Wittman.


Mejor Canción Original:

“All The Stars” de Black Panther por Kendrick Lamar, SZA.
I’ll Fight” de RBG por Diane Warren, Jennifer Hudson.
The Place Where Lost Things Go” de Mary Poppins Returns por Marc Shaiman, Scott Wittman.
Shallow” de A Star Is Born por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt y Benjamin Rice.
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” de The Ballad of Buster Scruggs por David Rawlings y Gillian Welch.


Mejor Maquillaje y Peinado:

Border.
Mary Queen of Scots.
Vice


Mejor Diseño de Vestuario:

The Ballad of Buster Scruggs. Mary Zophres.
Black Panther. Ruth E. Carter.
The Favourite. Sandy Powell.
Mary Poppins Returns. Sandy Powell.
Mary Queen of Scots. Alexandra Byrne.


Mejores Efectos Visuales:

Avengers: Infinity War.
Christopher Robin.
First Man.
Ready Player One.
Solo: A Star Wars Story.


A pesar de encabezar la lista de nominaciones– junto a Roma–, la cinta de Yorgos Lanthimos recibió un sólo Óscar en la categoría a Mejor Actriz, por la interpretación de Olivia Colman.

Como sucede en cada entrega, nos encontramos con sorpresas en más de una categoría. Igualmente, la discusión en torno a la selección de Mejor Película no se hizo esperar, tras coronar a Green Book como la gran ganadora de la noche.

¿Qué tal sus quinielas cinéfilos? ¿Cuál fue su momento favorito de la noche?

Ganadoras a Mejor Película en los Óscar

Está por llegar la noche en la que todo el cine se paraliza y seremos testigos de la entrega de los premios más codiciados del medio.

Todo comenzó un 16 de mayo de 1929 en el Hotel Hollywood Roosevelt de Los Angeles, ahí tuvo lugar la primera ceremonia de los Óscar. Sin duda, desde entonces, la categoría más llamativa sería la de Mejor Película. La primera en llevarse este galardon fue la película Alas, una cinta muda que narraba la experiencia de dos pilotos de aviación en la Primera Guerra Mundial.

A nada de conocer el nuevo nombre que quedará marcado en la historia de los Premios de la Academia, te presentamos la lista de los títulos que han pasado a la gloria a lo largo de las 90 ediciones que han tenido los Óscar.

  • Alas (1929)
  • La Melodía de Broadway (1930)
  • Sin Novedad en el Frente (1931)
  • Cimarrón (1932)
  • Grand Hotel (1933)
  • Cabalgata (1934)
  • Sucedió una Noche (1935)
  • Motín a Bordo (1936)
  • El Gran Ziegfeld (1937)
  • La Vida de Emilio (1938)
  • Vive como Quieras (1939)
  • Lo que el Viento se Llevó (1940)

  • Rebeca (1941)
  • ¡Qué Verde era mi Valle! (1942)
  • La Señora Miniver (1943)
  • Casablanca (1944)
  • El Buen Pastor (1945)
  • Días sin Huella (1946)
  • Los Mejores Años de Nuestra Vida (1947)
  • La Luz es para Todos (1948)
  • Hamlet (1949)
  • Decepción (1950)
  • La Malvada (1951)
  • Sinfonía de París (1952)
  • El Espectáculo más grande del Mundo (1953)
  • De Aquí a la Eternidad (1954)
  • Nido de Ratas (1955)

  • Marty (1956)
  • La Vuelta al Mundo en 80 Días (1957)
  • El Puente sobre el Río Kawai (1958)
  • Gigi (1959)
  • Ben-Hur (1960)
  • Piso de Soltero (1961)
  • Amor sin Barreras (1962)
  • Lawrence de Arabia (1963)
  • Tom Jones (1964)
  • Mi Bella Dama (1965)
  • La Novicia Rebelde (1966)
  • El Hombre de dos Reinos (1967)
  • Al Calor de la Noche (1968)

  • Oliver (1969)
  • Perdidos en la Noche (1970)
  • Patton (1971)
  • Contacto en Francia (1972)
  • El Padrino (1973)
  • El Golpe (1974)
  • El Padrino: Parte II (1975)
  • Atrapado sin Salida (1976)
  • Rocky (1977)
  • Dos Extraños Amantes (1978)
  • El Francotirador (1979)
  • Kramer vs Kramer (1980)
  • Gente como Uno (1981)

  • Carros de Fuego (1982)
  • Gandhi (1983)
  • La Fuerza del Cariño (1984)
  • Amadeus (1985)
  • África Mía (1986)
  • Pelotón (1987)
  • El Último Emperador (1988)
  • Cuando los Hermanos se Encuentran (1989)
  • El Chofer y la Señora Daisy (1990)
  • Danza con Lobos (1991)
  • El Silencio de los Inocentes (1992)
  • Los Imperdonables (1993)
  • La Lista de Schindler (1994)
  • Forrest Gump (1995)
  • Braveheart (1996)
  • El Paciente Inglés (1997)

  • Titanic (1998)
  • Shakespeare in Love (1999)
  • Belleza Americana (2000)
  • Gladiador (2001)
  • Una Mente Brillante (2002)
  • Chicago (2003)
  • El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2004)
  • Golpes del Destino (2005)
  • Crash (2006)
  • Los Infiltrados (2007)
  • Sin Lugar para los Débiles (2008)
  • Quisiera ser Millonario (2009)
  • Zona de Miedo (2010)

  • El Discurso del Rey (2011)
  • El Artista (2012)
  • Argo (2013)
  • 12 Años Esclavo (2014)
  • Birdman (2015)
  • Spotlight (2016)
  • Moonlight (2017)
  • La Forma del Agua (2018)

Este año, las encargadas de luchar por la estatuilla a Mejor Película, son:

  • A Star Is Born
  • Vice
  • Roma
  • Green Book
  • The Favourite
  • Bohemia Rhapsody
  • BlacKkKlansman
  • Black Panther

Una de ellas logrará aparecer en algún punto de la entrada del Dolby Theatre, lugar donde se han realizado las ceremonias desde 2002.

La categoría que premia en conjunto la producción, dirección, actuación y todos los aspectos que logran una buena película, está esperando a su nuevo dueño.


Cuéntenos, cinéfilos y cinefilas, ¿qué película creen que gane en esta edición 91 de los Oscar?

Óscar 2019: expectativas y favoritos

La entrega de los Oscar, a pesar de sus altibajos, continúa siendo la ceremonia de premiación más importante en la industria global del cine. En esta edición 91, no exenta de polémicas, la Academia ha intentado reconciliarse con los distintos tipos de audiencias que hay en el mercado, de ahí la gran variedad de películas que han sido nominadas.

Para entender mejor lo que está pasando y lo que puede ocurrir el próximo domingo, invitamos a 3 especialistas y a nuestros editores a que nos compartieran su opinión y nos dijeran también quiénes creen que deberían alzarse con las estatuillas más importantes de la noche.


Andrea Rendón.

Programadora en Cinépolis Klic y Fundadora de Girls at Films

Esta entrega de los Oscares ha sido bastante diferente a las demás, empezando porque no habrá presentadores y todas las categorías se podrán ver televisadas y no en los cortes comerciales. Además, Hollywood nunca ha podido deslindarse de la política. Por eso, llama la atención que este año haya una nula representación de mujeres en la categoría de Mejor Director y en otras donde no alcanzaron nominaciones. Roma participa por 10 premios: hay dos mexicanas nominadas por actuación y grandes mexicanos en distintas categorías. Nada me haría mas feliz que se llevaran todos los Óscares. Esperemos que así sea.

Me gustaría que los ganadores fueran:
  • Mejor Película: Roma
  • Mejor Director: Alfonso Cuarón (Roma)
  • Mejor Actriz: Glenn Close (Una buena esposa)
  • Mejor Actor: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
  • Mejor Actriz de Reparto: Regina King (If Beale street could talk)
  • Mejor Actor de Reparto: Mahershala Ali (Green Book)


Gerardo Herrera

Editor y guionista de Zoom F.7

Una imagen resume los premios de la Academia en épocas recientes: Warren Beatty, claramente desconcertado, sostiene un sobre erróneo cuya tarjeta le es arrebatada por Jordan Horowitz.  “Esto no es una broma, Moonlight ganó mejor película”, clama el productor visiblemente molesto. El equipo técnico de la cinta ganadora se abraza, el público se pone de pie y aplaude algo que no acaba de comprender. Quienes están en el estrado hacen muecas, se cubren el rostro, se divierten. El espectáculo es una burla.

La mofa llega a su clímax en 2019 con un anfitrión que eligió retirarse de los premios por la presión mediática; ésa que quita, impone, destruye, se burla a través de ingeniosos momos y en contadas ocasiones comenta lo relevante. Ni la audiencia, ni la academia. Ambos son los responsables del declive de una fórmula que en medio de la polémica buscó transmitir –y fracasó en el intento– algunas de las categorías en las pausas comerciales; y que trata con mucho esfuerzo de representar a todos sacrificando la calidad de los seleccionados.

Bohemian Rhapsody, Black Panther y A Star is Born compiten por la estatuilla ocupando el lugar que pudo tener Shoplifters, Cold War o Into the Spider-verse –por aquello de complacer a los fans del cine de superhéroes–. Si bien los Óscares se caracterizaban por tener ese aire de complacencia, el ansia de premiar las feel good movies este año terminó de agotar una fórmula que ha omitido a lo mejor del cine para elegir algunas de las peores películas en competencia de su historia.

Quizá una frase del propio Cuarón cumpla como sentencia de lo que veremos el fin de semana:

“Son una herramienta de marketing que no tiene nada que ver con el estado artístico del cine como lenguaje, o con la calidad de éste”.

Mis favoritas de la noche son:
  • Mejor Película: La Favorita
  • Mejor Director: Alfonso Cuarón (Roma)
  • Mejor Actor: Christian Bale (Vice)
  • Mejor Actriz: Glenn Close (Una Buena Esposa)
  • Mejor Película de Habla no Inglesa: Roma (México)
  • Mejor Película de Animación: Spider-Man: un nuevo universo
  • Mejor Fotografía: Roma


Cristina Vales

Revista Chilango

Desde que tengo memoria, me siento cada domingo del Óscar a ver la ceremonia. Se ha convertido en una especie de ritual que disfruto con mi mamá. Conforme fui creciendo, se ha vuelto cada vez  más importante y año con año no deja de apasionarme.

Lo que no me gusta, sin embargo, es que, con el paso de las ediciones, la cuestión política ha ido dejando al talento en segundo plano. En medio de eso, es interesante ver cómo la inclusión ha ido cambiando las caras que se ven en la ceremonia.

Me gustaría que ganaran:
  • Mejor Película: Roma
  • Mejor Director: Alfonso Cuarón (Roma)
  • Mejor Actriz de reparto: Rachel Weisz (The favourite)
  • Mejor Película de Habla no Inglesa: Cold War (Polonia)


Samuel Lagunas

Editor en Fuera de Foco. Colaborador para CorreCámara y CineDivergente

Desde que los jueces se conviertieron en protagonistas de la cultura occidental, los tibios de inmediato fueron calificados de despreciables. Este 2019, la Academia ha llenado sus ternas con ellos: con los medianos, que no necesariamente mediocres pues se puede ser bastante bueno siendo normal.

Incluso las películas que aparentan ser las más disruptivas, no lo son. La favorita, por ejemplo, es hasta ahora la película más contenida de Yorgos Lanthimos. Y, de no ser por las brillantes actuaciones de Stone, Weisz y Colman, sería la más olvidable. En BlacKkKlansman Spike Lee busca el justo medio entre lo que él considera dos radicalismos, el supremacismo blanco y el black power; y eleva al amor y a la amistad como los medios para alcanzarlo. Sin embargo, no deja de ser chocante que sea a través de las instituciones, ¡de la policía!, y no fuera de ellas, que se busque la reconciliación. Incluso Vice, que intenta ser agresiva contra el status quo norteamericano, es hasta ahora la cinta más tosca y repelente de su director.

Y qué decir de Bohemian Rhapsody, Green Book, Nace una estrella o Black Panther, acaso las cintas más palomeras en mucho tiempo en competir en la categoría más importante de la noche.

Sobre Roma, que será la gran ganadora, es imposible hablar en su contra sin pasar por snob, vendepatrias o racista. Sólo no hay que olvidar que el mayor triunfo no será ni para Cuarón, ni para Yalitza, sino para Netflix.

Otras cintas como First reformed, Eighth grade, Sorry to bother you o Leave no trace ofrecieron rasgos mucho más destacables y arriesgados. Lástima que la novedad y la osadía para los jueces de la Academia no alcancen ni siquiera para una nominación.

Me encantaría que los Óscares fueran para:
  • Mejor Película: La Favorita
  • Mejor Director: Pawel Pawlikowski (Cold War)
  • Mejor Actor: Christian Bale (Vice)
  • Mejor Actriz: Olivia Colman (La favorita)
  • Mejor Película de Habla no Inglesa: Cold War (Polonia)
  • Mejor Película de Animación: Spider-Man: un nuevo universo
  • Mejor Corto de Animación: One small step


Fer Ramírez

Conductora y Editora en Fuera de Foco.

A lo largo de sus ediciones, y aunque su audiencia no lo creyera siempre, los Óscar solían premiar lo mejor del cine y a sus artesanos. Tal pareciera que este año, la Academia olvidó lo que es ese cine y comenzó a aplaudir las propuestas promedio.

No que estén mal, pues en su individualidad cada una tiene algo que la hace lucir más que al resto. No obstante, si miramos con ojo crítico a los nominados, encontraremos el cómo debería ser el cine en un daily basis, y no algo realmente extraordinario.

La lista de nominados es amplia. Sin embargo, no deja de ser más una selección para complacer espectadores, que una muestra real de la calidad de la industria.

Eso no quiere decir que, entre toda la paja, no tengamos películas que sí tienen bien merecidas sus menciones. Tanto por el ataque frontal al contexto social o político de Estados Unidos –punto débil de la Academia–, como por el craft del material inscrito, la narrativa y el aprecio a la estética; en esta ocasión las cintas extranjeras lo hacen mejor que las de procedencia Hollywoodense.

Roma, The Favourite, Into the Spider-verse, Vice, Can you ever forgive me?, Shoplifters, Cold War, e incluso First Man, es hacia donde las miradas (y las taquillas), deberían estar apuntando. No hacia todo el espectáculo que, más allá de dar rating, no contribuye a la que ha sido siempre la intención del cine: hacer historia.

Me gustaría que ganaran:
  • Mejor Película: Roma
  • Mejor Director: Alfonso Cuarón (Roma)
  • Guión Original: The Favourite
  • Diseño de Producción: The Favourite
  • Mejor Actor: Christian Bale (Vice)
  • Mejor Actriz: Olivia Colman (The Favourite)
  • Mejor Película de Habla no Inglesa: Shoplifters (Japón)
  • Mejor Película de Animación: Spider-Man: Into the Spider-verse
  • Diseño de Vestuario: Sandy Powell (The Favourite)
  • Mezcla de Audio: First Man


Cinéfilas y cinéfilos, ¿ustedes quiénes creen que serán los ganadores?
¡Y no olviden seguir todos los detalles de la ceremonia a través de nuestras redes sociales!

True Detective 3×07: “The Final Country”

Los cabos finalmente se están atando, y mientras nos acercamos al desenlace, más emocionante se vuelve True Detective. Lo que ha hecho hasta ahora la Temporada 3 ha sido alucinante, con actuaciones soberbias y una trama exquisita para los que gustan de investigaciones de asesinatos.

En el capítulo 7, titulado The Final Country, dejaron claras algunas soluciones a conjeturas pasadas, preparando el terreno para lo que tiene que ser un final emocionante y que, espero, tendrá un twist que nadie se imagina hasta ahora.

Eso sí, si tiene una resolución sin mayor sobresalto, igualmente estoy seguro que será un cierre digno para una producción que, desde ya, pinta como la gran ganadora en ceremonias de premios. Y al ser HBO y con nombres pesados de la industria, es casi una certeza.

Justicia con sus propias manos

Aterrizando al capítulo, lo que sobresalió fue el hecho de que, en efecto, el tal Harris James estuvo involucrado en el secuestro de los niños. Este hombre trabajaba para la familia Hoyt, magnates que encierran intenciones malévolas y deplorables. O al menos todo parece indicar eso.

Luego de que el cuerpo de Tom fuese descubierto -en el 90- en una torre de agua, tanto Roland como Wayne se ven destrozados, ya que la escena refleja un suicidio. Roland siente más culpa de la fatalidad por su cercanía al señor Purcell, mientras que Wayne no se conforma con esta coincidencia y sigue determinado a trabajar en el caso.

Eventualmente, Hays logra unir cabos que denotan que Harris viajó a donde estaba Lucy dos días antes de que muriera por una supuesta sobredosis, además de otras evidencias que lo situaban en momentos específicos del caso.

Esto es suficiente para dirigirse a donde está Roland y enseñarle que deben ir inmediatamente a buscarlo, pero a su manera, “como en los viejos tiempos”. Primero West no quiere y cree que es una mala decisión, pero se deja convencer por el ahínco que presenta el que en 2015 no sabe manejar sus recuerdos.

Lo interceptan en la carretera, lo llevan a un viejo granero y lo amarran a un poste. Golpes, patadas y gritos llenan una secuencia con una iluminación muy bien producida; hasta que Harris intenta engañarlos y robar una pistola, lo que genera una reacción en Roland que le dispara hasta matarlo… Momentos después, entierran el cuerpo en el bosque y regresan como si nada hubiera ocurrido.

La tragedia Hoyt

Otra pieza clave de información que obtuvimos de este capítulo, que tuvo viajes a las tres líneas de tiempo de forma constante, es que una hija de los Hoyt tenía como “guardián” a un hombre negro con un ojo blanco. Sí, igual al que miró Amelia cuando hacía una lectura de libro en los 90.

Isabelle Hoyt sufrió la pérdida de su hija y de su esposo, lo que tendría sentido si fuese ella parte de la maquinaria que secuestra niños. O niñas, en ese caso son dos motivaciones distintas las que están en juego aquí. A partir de la tragedia, ella quedó bajo el resguardo del Señor June o Señor Watts (el del ojo blanco), según información obtenida por Amelia después de seguir una pista de Lucy y su primo O’Brien.

Suspenso e incertidumbre

El capítulo cierra en la línea de los 90. La noche anterior, Wayne quemó sus ropas en un bote de basura a las afueras de su casa, como queriendo expiarse del asesinato en el que participó. Al día siguiente, bastante nervioso y con ganas de que Amelia no se altere, recibe una llamada de peligro… El señor Edward Hoyt.

Éste le dice que desea tener una plática en privado para discutir lo ocurrido con Harris James. Wayne se asoma por la ventana y mira que hay dos carros lujosos en las afueras de su vivienda, por lo que sabe que tiene que ir; además, Hoyt sutilmente lo amenaza con que si quiere puede entrar.

Wayne se despide de Amelia y le pide que no se preocupe, mientras aborda ese viaje que desconocemos hasta dónde lo llevará exactamente, pero que seguramente tiene que ver con el por qué en 2015 es un hombre que ha olvidado tanto…, o que ha preferido olvidar.

En esa línea de tiempo hay que destacar el guiño hacia la primera temporada, con los detectives interpretados por Matthew Mcconaughey y Woody Harrelson. Si recuerdan, el asesino que ellos perseguían tenía que ver con una red de pedofilia, misma que se sugiere pudo haber participado en este caso Purcell.

Estamos a un episodio de cerrar esta gran Temporada 3 de True Detective y no puedo estar más emocionado por conocer el final.


True Detective se transmite los domingos en la noche por HBO.

Nominados a Mejor canción original 2019

Estamos a nada de la entrega del Óscar y una de las categorías que más llama la atención es Mejor canción original.

Este año tenemos una selección muy interesante de nominados. Y, a pesar de que hubieron algunas polémicas relacionadas al recorte de secciones, creo que ustedes, al igual que muchos, están esperando ver las interpretaciones que tendrán estas 5 canciones.

Por supuesto, hay algunas que inevitablemente esperamos más que otras, pero no podemos, ni queremos, dejar de mencionar al resto de las nominadas.


I’ll Fight – RBG

Empecemos hablando de esta canción, la cual esta compuesta por la veteranísima Diane Warren, misma que ostenta con ésta su décima nominación al premio. Y si bien aún no consigue hacerse con el galardón, podría tal vez darnos una sorpresa.

I’ll Fight es una poderosa balada vocal de R&B, interpretada por la gran Jennifer Hudson. En realidad, es una canción bastante sencilla armónicamente hablando, sólo 4 acordes son los que la componen en su totalidad: G – C – D – Em.

A esta simpleza se contrapone otra en el aspecto instrumental. Pocos instrumentos acompañan a la voz, pero con el paso de los estribillos van incorporándose nuevos elementos, pequeños pero necesarios, que van sumando poco a poco al clímax de la canción.

Canciones como I don’t want to miss a thing, Grateful, Till It Happens To You, y Nothing Gonna Stop Us Now son algunas de las canciones que esta extraordinaria compositora ha creado y que han conseguido nominaciones que confirman su talento.


When a Cowboy Trades His Spurs For Wings – The Ballad of Buster Scruggs

Compuesta por la dupla conformada por Gillian Welch y David Rawlings, e interpretada por Willie Watson y Tim Blake Nelson, llega la más minimalista de todas las nominadas.

Las voces y la guitarra son los elementos obligados, de los cuales parte esta simple, pero muy efectiva, canción country. Muy ad hoc con la antología western de la que forma parte.

A la dotación base se van incluyendo muy pocos elementos nuevos. La armónica sin duda es el que más se da a notar, pero si ponemos atención podemos escuchar que hay más voces al fondo, hasta que se aprecia un coro en forma.

Esta es una canción muy sencilla, tanto en su instrumentación como en recursos armónicos. Sólo 3 acordes forman la base armónica, pero logra de manera muy efectiva transmitir esa nostalgia y ese ambiente tan propio de aquellas cintas clásicas de vaqueros.


Shallow – A Star Is Born

Esta canción es de las que mayor producción tiene tras de sí, principalmente por los nombres involucrados en su composición. Mark Ronson y Lady Gaga son los que más destacan tras el tema principal de A Star Is Born.

Con un comienzo simple, una guitarra y las voces de Bradley Cooper y Lady Gaga nos involucran con ellos y nos envuelven en la composición para, finalmente, cederle todo el peso de la canción a ella.

Hay varios elementos relevantes que mencionar, entre los que destaca esa sensación constante de ascenso que provoca la canción. El bajo y el piano sirven casi como preparación para el estribillo, que es una especie de peldaño en el que la canción descansa para bajar ligeramente, aunque después lo usa como impulso para subir y subir hasta llegar al punto climático.


The Place Where Lost Things Go – Mary Poppins Returns

Esta podría parecer una canción muy simple e incluso de un perfil un tanto bajo, pero en realidad es la que más cosas esconde tras de sí.

Aquí la protagonista no sólo es la voz de Emily Blunt, sino todo lo que está sonando detrás. Las cuerdas y los alientos tienen su propio carácter, su personalidad y textura. Ninguno de estos elementos fue puesto al azar, y son los que hacen la labor de sumergirte en el “mundo” de la canción.

No hay que confundir el hecho de que sea una canción lenta con que sea una canción “limitada”. La armonía es muy vasta, hay varios intercambios y modulaciones en ella que se van presentando en momentos muy puntuales de la interpretación.

Fue compuesta por los magistrales Marc Shaiman y Scott Whitman, quienes tienen una extensa carrera en música para películas; y no olvidemos que, si hay una categoría en la que Disney es fuerte, es sin duda en la de Mejor canción original.

 


All The Stars – Black Panther

La última de las canciones nominadas “All The Stars” es la menos minimalista de de la categoría.

Aquí no sólo tenemos al dueto entre Kendrick Lamar y RZA, sino una cantidad impresionante de sampleos y secuencias de fondo todo el tiempo.

Siempre hay algo sonando, ya sea muy atrás, como lo son algunas percusiones y sintetizadores, distribuidos muy discretamente en la mezcla. Están ahí, aunque no le prestemos toda la atención; pero también cuenta con otros elementos que suenan prácticamente enfrente de nosotros, como algunas voces y cuerdas colocadas inteligentemente.

A todo este cúmulo se le contrapone la forma tan básica de la canción. Versos y estribillos uno tras de otro, con casi nada de variaciones en su forma, pero que no suenan repetitivos justamente gracias a los elementos que mencionamos anteriormente.


¿Ustedes ya tienen su canción favorita, cuál creen que se lleve el premio a casa?

 

Alita: Battle Angel

Cuando combinas dos mentes maestras de los blockbusters, como la de James Cameron y Robert Rodriguez, el resultado es incierto. Uno tiene la técnica, la mano con precisión casi quirúrgica para crear un universo creíble y basado en investigaciones científicas. El otro es una mente soñadora capaz de construir mundos fantásticos e irreverentes que la crítica no tiende a adorar tanto.

La oportunidad que ofrecía Alita: Battle Angel, cinta basada en el manga de Yukito Kishiro, parecía un disparo importante hacia el cyberpunk, esta categoría futurista, donde abundan los ambientes distópicos y la presencia de cyborgs en un decadente círculo de humanidad. Pues, más allá de la propuesta que presentaba su material de origen, la promesa de que Cameron y Rodríguez podrían redefinir el género sonaba legítima.

No obstante, toda esa esperanza desemboca en una sola cosa —que, aceptémoslo, todos veíamos venir: desastre total.

Los efectos especiales no hacen a la historia

Seamos honestos. Podrás tener lo último en tecnología de captura para formato IMAX, una implementación excelsa de CGI, y un talento brillante para mezclar universos virtuales y reales en uno solo; pero lo impresionante que resulte el visual del mundo creado no salvará jamás una historia que no sabe hacia dónde está apuntando.

La introducción cumple su función al presentar al personaje y plantear la duda de su origen. La inserta en el entorno apropiado, y hace que la audiencia se familiarice con el viaje que está a punto de enfrentar.

Sin embargo, apenas termina esta fase, Alita: Battle Angel pierde camino y comienza a arrojar una dirección tras otra que impide al público comprender qué y en qué momento está sucediendo todo.

Por un lado tenemos la línea de los guerreros cazadores y su labor de capturar criminales para obtener recompensas. Por el otro, la trama del conocido motor ball y la esperanzadora participación de sus jugadores para llegar a Zalem como campeones. En tercer lugar, el papel que tienen Nova y Zalem en una narrativa a lo Big Brother sobre los residentes de Iron City. Y por último, el misterio de La Caída, una batalla cientos de años atrás, cuando el resto de las ciudades flotantes perecieron por la mano de los invasores.

“Más” no es sinónimo de “mejor”

Ahora, si algunas de éstas funcionarán como tramas secundarias, en lugar de querer asumir el trono de argumento principal, quizá la cinta habría tenido un espacio más libre para desarrollarse. No obstante, su catálogo de sub-plots se encuentra tan lleno como el inicial, y genera una sobresaturación de información para el espectador.

Algunas de estas situaciones se notan forzadas y no contribuyen al ensamble final de la historia. Tal es el caso de la relación entre Ido (Christoph Waltz) y Chirem (Jennifer Connelly)—que, entendemos, inserta un contexto para las intenciones de ambos—, cuyo manejo luce deshonesto y más como un intento de justificación para el arco de redención de la antagonista.

Asimismo, la conexión entre Hugo (Keean Johnson) y Alita (Rosa Salazar) se da de un instante a otro, y en vez de vender una historia de amor a la que el público quiera apostar, sólo entrega un capricho adolescente, clásico de un guión mal desarrollado.

No desmeritemos el trabajo de construir un nuevo universo

Si hay algo que denota la inversión del proyecto, es el fino acabado de sus efectos. La manera en que, tanto sus personajes robóticos, como la presencia de los escenarios se presentan, dan un vistazo a una dimensión futurista bien lograda.

El trabajo de los vfx’s es especialmente evidente en el diseño de los cyborgs, y es aquí donde se ve el ápice de la colaboración Cameron-Rodriguez. Pues, si bien algunos personajes remiten al antiguo proyecto del director, Spy Kids 3-D: Game Over (2003); se nota la influencia del cabecilla de Terminator (1984), combinación que concluye en un diseño tanto fantástico como funcional, que ensambla lo mejor de ambos mundos.

El aspecto de la mayoría de sus participantes es convincente, brillante y una muestra apropiada de una cinta cyberpunk. La variedad de los mismos no decepciona, y es emocionante descubrir los enigmas que oculta cada perfil metálico, (como la Piedra del Sol en Zapan).

Me atrevo a decir, además, que el hecho de mezclar escenografía física con un ambiente completamente digital, hace de Alita un mundo más realista para el ojo humano que lo que en su momento hizo Ready Player One (2018).

Al final, una de las funciones mejor cumplidas por la película es precisamente demostrar el avance tecnológico en lo que a imagen generada por computadora se refiere.

Una gran propuesta… que habría funcionado en otro tiempo

Pero ya que mencionamos a la aclamada Ready Player One, es justo hablar de lo mucho que tardó el proyecto de Battle Angel ver la luz. Tanto la tecnología, como el avance en narrativa, es imparable dentro de una industria como Hollywood; por lo que no es de extrañarse que algunas cintas caduquen antes que otras y que algo que llegó a la pantalla en 2019, tuviera más sentido a mediados de 2018.

Sí, podría sonar exagerado. Pero cuando estamos enfrentando un ataque de contenido infinito por todos los medios existentes, es difícil creer que lo que se vio en cines el año pasado podría tener el mismo impacto en meses más recientes.

Quizá, de haber estrenado un par de meses antes que el proyecto de Spielberg, Battle Angel habría tenido una mejor recepción, e incluso habría sido considerada como un proyecto vanguardista que serviría como antecedente para la ya mencionada.

Pero entre aquel gran blockbuster, y la decepción que el cyberpunk Mortal Engines implicó a principios de enero, la carrera por tomar relevancia dentro del género era, si no imposible, bastante complicada de superar.

El problema con Alita

Más allá de la historia, el armado visual, y lo interesante o aburrida que pueda resultar la cinta, hay un tema con el que a Battle Angel le cuesta empatar: el contexto social ante el que se presenta.

A simple vista, podríamos creer que Alita cumple con una checklist de inclusión ya casi obligatoria en Hollywood: personajes diversos, representación cultural, y empowerment femenino para su protagonista. No obstante, hay algo incómodo en la realización del personaje principal, que se ha repetido constantemente en películas cuyo discurso va hacia un público masculino.

La infantilización de Alita. Sí, sabemos que el personaje realmente tiene 300 años de existencia, y que no es una niña de verdad… es más, ¡es algo virtual! Pero en el primer encuentro que tiene el espectador con ella, el cuerpo de la misma está diseñado como el de una joven de catorce o quince años. Si a eso sumamos la ingenuidad e inocencia con las que ve el mundo, creemos que estamos tratando con una adolescente… así sea un cyborg.

Hasta aquí, no hay problema alguno. La historia podría seguir su curso con una protagonista de esta edad que no envejece. El conflicto aparece con el “cambio de cuerpo” de Alita, pues descubrimos que el físico vuela más hacia el de una mujer desarrollada, pero sus facciones permanecen diseñadas como las de una niña.

¿No importa la edad?

Enfrentamos una disociación preocupante. Durante la primera mitad, más de un personaje se ha referido a Alita como una menor, a quien luego colocan en pantalla con atributos físicos más maduros. Si bien sabemos que tales descripciones son consistentes en materiales gráficos (rostros infantiles, con cuerpos adultos), la caracterización de personajes mayores como adolescentes tiende a ser algo… extraño.

Naturalmente, no es el primer caso que se da en la pantalla grande, ni el último. No obstante, no cabe duda que esta tendencia de appealing semi infantil cae en una connotación sexual no muy agradable.

En conclusión

Alita bien podría resumirse a un remake de Spy-Kids 3, pero con presupuesto. Combina lo absurdo de los universos de Robert Rodriguez, con la visión de James Cameron, pero no llega al talle de una cinta que pueda llamarse heredera del cyberpunk.

Los efectos especiales son magníficos, pero se queda corta en narrativa y en su intento por empatizar con la audiencia. Asimismo, hace a un lado lo que podría hacer creíble a su universo, e ignora toda hipótesis científica que, al menos James Cameron, ha señalado como vital para una cinta del género.

Al final, plantea demasiadas preguntas que no obtienen respuesta. Deja la puerta abierta para un mundo de secuelas, que podrían o no arreglar este desastre distópico con corazón, pero sin esencia racional.

Shoplifters

Osamu (Lily Franky), hombre entrado en los cuarenta, y Shota (Jyo Kairi), un niño de unos 10 años, quieren llevar comida a casa. Su trabajo: no ser descubiertos por el personal de la tienda, pues no piensan pagar por los productos que han tomado. El lenguaje no verbal entre ambos nos da entender que ya tienen experiencia haciendo esto.

En el camino de regreso a casa encuentran a una pequeña niña, Yuri (Miyu Sasaki), que parece estar sola y hambrienta. Y como si fuera otro paquete de comida, deciden llevársela consigo también. En casa los esperan Nobuyo (Sakura Ando), pareja de Osamu y Aki (Mayu Matsuoka), nieta de la anciana Hatsue (Kirin Kiki).

En Shoplifters es la llegada de Yuri a sus vidas la que nos ayudará a entender la dinámica de esta rara pero funcional familia, llena de áreas grises que hará al espectador reflexionar sobre todo lo que está a punto de ver en pantalla.

Sí robamos, pero nomás poquito

Un asunto de familia nos permite conocer a profundidad a cada uno de sus personajes. Entendemos sus motivaciones, incluso las de los más pequeños. Además, el verlos interactuar nos ayuda a conectar y generar empatía con ellos, sin importar que lo que hagan sea moralmente inaceptable.

Esto es porque el director, Hirokazu Koreeda, nos presenta los momentos donde esas relaciones crecen y se toma el tiempo para hacerlo. Quizás demasiado tiempo. Me parece que pudo acelerar el ritmo sin descuidar el desarrollo de sus personajes, pero entonces, no sería una cinta de Koreeda. Este drama se cocina a fuego lento, están advertidos.

Aún así, rescato los diferentes mensajes que envía. Por una parte, Nobuyo dice que no están secuestrando a Yuri porque “no van a pedir un rescate por ella”. Y al enterarse que sus padres no la trataban bien, Osamu remata con un “yo la encontré, alguien más la abandonó”.

La cinta recalca mucho el mensaje de poder escoger a nuestra familia y los posibles beneficios ante dicha oportunidad. Así, después de ver el amor incondicional que recibe una pequeña de 5 años de un grupo de desconocidos, es imposible preguntarse si lo que le pasó es una bendición y no una desgracia.

También disfruté la manera en cómo refleja a la sociedad japonesa. Para los occidentales, es una muestra de que no todos los orientales son limpios, honrados o incluso fríos. Y para los propios japoneses, me parece una crítica ante esos mismos estándares de perfección que no todos pueden alcanzar.

Más reflexión que tensión

Ya hablaba antes de los problemas de ritmo, y aunque toda la película es bastante lenta, creo que es al final donde más pesa. Después de presenciar el plot twist, esperaba una resolución dinámica y sin lugar para dejar dudas. Pero no. No me molesta la parte de intuir algunas cosas, pero creo que la leve emoción después de descubrir el “misterio” de la cinta no es recompensada.

Seguimos viendo a estos personajes, pero ahora en otras circunstancias; sin embargo, la narrativa me hace pensar que no hubo grandes cambios. Además, el arco del personaje de Aki es el único que no cierra por completo, pues deja muchas más dudas sin responder que el resto.


Un asunto de familia está nominada a Mejor Película Extranjera en los próximos premios Oscar. ¿Crees que es mejor que Roma? Déjanos tu opinión en los comentarios.

The Walking Dead 9×10: “Omega”

The Walking Dead venía realmente haciendo un trabajo decente en tratar de recuperar prestigio con su Temporada 9. Los diálogos mejoraban, la trama avanzaba y, aunque hay parches menos pulidos, se las ingeniaba para sobrevivir. Con el episodio 10 de la actual temporada, volvemos a ver lo paupérrimo que puede ser este show de zombies.

Hace rato que no se percibía lo aburrido, mal escrito, mal ejecutado y pésimamente actuado que puede ser The Walking Dead. Parece que trajeron un fantasma del pasado y se apoderó de los productores, porque lo que vimos en “Omega” es decepcionante, frustrante y, para decirlo en una sola palabra, estúpido.

Resumir lo que pasó es bastante sencillo: prácticamente nada. Todo se redujo a unos flashbacks carentes de cualquier emoción y conexión, con una madre de Lydia que se supone será la malvada más despiadada que hayamos visto en esta serie, pero que con esta antesala no causa ningún tipo de reacción terrorífica.

Incluso hay que decir que los escenarios de este episodio fueron cansinos. Se desarrolló en su mayoría en las celdas de Hilltop, con Lydia contándole de su pasado a Henry o a Daryl, acomodando la historia según le convenía, ya que la chica aparentemente está traumada por los abusos físicos de su progenitora.

Lo ilógico

Entre muchas cosas ilógicas que ocurren en este capítulo, una que sobresale es la actitud de Henry ¿Se acuerdan cómo casi destruye Hilltop una vez por liberar a Saviors? Acá parece repetir la fórmula al “sacar a pasear” a Lydia, quien la pensó bastante en no estamparle un martillazo en la cabeza. Ojalá lo hubiese hecho. Ah, y comió un gusano, bien por él.

Lo otro fue el grupito de Magna, Yumiko, Connie y Kelly -quien por cierto no había notado que la que usa aretes también es mujer-, que deciden escabullirse y salir de Hilltop para ir a buscar a Luke y Alden.

Como leí por ahí, si sumamos sus acciones, se traducen en: salir a buscarlo, regresar, volver a salir y regresar de nuevo. ¿La trascendencia de esto? Ninguna. Lo único es que mencionaron un tal lugar llamado Coalport, que quizás juegue un papel más importante en el futuro. O probablemente no importe y sea un relleno más.

La amenaza

El capítulo termina con lo que se supondría debería ser un momento emotivo y a la vez intenso: la aparición oficial de Alpha junto a The Whisperers.

El aspecto de ella en cuanto a maquillaje está muy bien, pero que no crea The Walking Dead que con sólo eso nos va a causar el repudio que alguna vez sentimos por Negan.

Veredicto

Un capítulo bastante malo, deplorable en todos sus sentidos, que demuestra las fallas con las que todavía tiene que luchar esta serie de AMC.

Trataron de meternos en las capas internas de Daryl sugiriendo que sufrió abusos de pequeño, lo que tendría lógica con el tipo de trato que recibía de su hermano Merle. También quedó en entredicho que Alpha es igual de badass que Carol, por lo que se anticipa un duelo de mujeres feroces.

Y con Tara, pues… sigue haciendo sus chistecitos incómodos que para un episodio como éste, funcionan para distraer.

Sólo les digo algo. Esta temporada venía de forma decente hasta ahora, así que creeré que esto fue un desliz y que repondrán el camino muy pronto.

Cold War

La segunda guerra mundial ha terminado. En Polonia, Wiktor (Tomasz Kot) e Irena (Agata Kulesza) harán audiciones para formar un grupo de canto y baile regional. Así conocemos a Zula (Joanna Kulig), quien destaca de inmediato por su voz y su belleza, al menos ante los ojos de Wiktor. Después de intercambiar unas pocas frases, la atracción entre ellos es evidente.

La historia la han oído antes. Él es un hombre mayor y experimentado. Ella es una jovencita con sueños y ambiciones. Lo que hace diferente a Guerra Fría son sus personajes, el cómo los acompañaremos a través de sus vidas y el papel de la música en su relación.

El amor en tiempos de postguerra

Wiktor le pide a Zula que escapen juntos a París. Al principio ella acepta, pero cambia de opinión en el último minuto. Wiktor queda solo en un país que no conoce, con una situación política inestable. Aun así, ella va a buscarlo cuando tiene la oportunidad, y él responde agradecido de que no lo haya olvidado del todo.

Esta dinámica de reencontrarse y abandonarse sucede una y otra vez a lo largo de toda la película. Y no resulta cansada, al contrario: los personajes cambian en cada nueva reunión y deben sacar el máximo provecho a su situación para intentar hacer funcionar su relación esta vez.

La pasión entre ambos nunca se pierde. Les crees cuando dicen que se siguen amando después de tantos años, sin importar las relaciones pasadas, o actuales. Su cariño lo demuestran no sólo en los momentos íntimos que comparten juntos, sino en las decisiones difíciles que tienen que tomar para seguir con vida, para asegurar que tendrán otro día en el cual volverse a ver.

Hay que destacar la importancia de la música en Cold War. Más que un acompañamiento, evoluciona junto a la situación de los personajes. Se vuelve introspectiva, con deseos de cambio; pero también es segura y sensual a su vez.Con Zula, empieza como un inocente coro de música folclórica, hasta convertirse en un número de jazz. La voz de Kulig también muestra un cambio, se escucha más madura, y no deja duda de las emociones por las que pasa su personaje.

Historia pasional en menos de dos horas

Si bien hay otros personajes, es obvio decir que son Wiktor y Zula quienes cargan con el peso emocional de toda la historia. Ambos actores se entregan a su papel, pero es ella quien destaca. La historia nos lleva a conocer más el lado de la historia de Wiktor, pero son sus ganas de volver a ver a Zula lo que lo mueven. Y como espectadores, queremos lo mismo.

Kulig no decepciona, pues siempre se roba la pantalla. Ya sea con el encanto de su voz o el de su rostro, el talento de la chica es innegable. En otra actriz, este personaje podría volverse insoportable, pero en ella se siente sincero.

Visualmente, Guerra Fría también tiene mucho que destacar. Gracias a la fotografía de Lukasz Zal, cada encuadre luce hermoso. La pantalla cuadrada e imágenes en blanco y negro le dan cualidades que harán de esta cinta atemporal.


Se dice que esta es la gran rival de Roma en la categoría de Mejor Película Extranjera, aunque yo creo que también puede darle batalla en Mejor Fotografía. ¿Qué creen ustedes? Dejen su opinión en los comentarios.