Crítica | Prey: ¿la mejor película de Depredador?

Prey es un gran experimento que logra su cometido de hacer conectar a una nueva audiencia con la esencia de Depredador bajo una idea universal: sobrevivir

¿Qué hace realmente grande a una película de acción y ciencia ficción? ¿Es una criatura que se vuelve icónica con el transcurrir del tiempo? ¿O la idea de que siempre hay algo más allá? En realidad, nada de esto sería relevante sin un factor simple pero importante: el ser humano.

Es nuestra relación con el futuro, con la naturaleza, e incluso con nuestras propias ideas lo que hace que una historia de alienígenas, se vuelva un retrato de la humanidad y el papel que juega tanto en nuestro planeta como fuera de este.

Hace 35 años, Depredador llegaba a cines con Arnold Schwarzenegger como Dutch, un soldado de los Estados Unidos que durante una misión de rescate terminaría en una batalla contra una criatura extraterrestre, cuya tecnología, fuerza sobrehumana y habilidad para desaparecer a voluntad superaban a cualquier enemigo jamás enfrentado por el ser humano.

Lo que en su momento fue una película aclamada por traer un giro distinto a las historias de acción hombre vs naturaleza, pronto se convirtió en una de las franquicias más reconocidas alrededor del mundo, a pesar de que con cada nueva película, la calidad de las mismas no era tan buena como su antecesora.

Ahora llega el turno de Prey —o Depredador: La Presa en español—, la cual funge como una precuela que, aunque existe dentro del mismo universo, vive desconectada de la saga principal. Pero, ¿vale la pena? 

Prey

Sobrevivir es la clave

Dirigida por Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), Prey nos sitúa en el Siglo 18 en medio de una comunidad comanche donde conocemos a Naru (Amber Midthunder), una joven cuya misión personal es probar a su tribu que es capaz de ser tan buena guerrera como su hermano. Sin embargo, el territorio es invadido por una criatura desconocida, la cual empieza a cazar y exterminar despiadadamente a los depredadores del lugar.

Desde antes de su estreno, Prey prometía ser una propuesta muy diferente a lo que se ha visto previamente en una historia de Depredador. En primera instancia, la cinta toma lo que originalmente se consideraría como una franquicia de hombres de acción contra monstruos, y la transforma en una verdadera historia de supervivencia.

Incluso, por momentos la construcción de Prey se siente mucho más cercana a algo como The Revenant y no tanto a las películas de Schwazeneger. Pues la forma en que explota sus escenarios, no sólo visualmente sino aprovechando para que este también juegue en contra de sus personajes, hace al Depredador tan sólo otra amenaza de un mundo que de por sí ya es cruel.

Y es que el hilo conductor no está necesariamente en sus personajes —aunque sí, son la vía por la cual transcurre la historia—, sino en la emoción que sus experiencias producen. Pues la necesidad de sobrevivir logra traducirse a la audiencia en urgencia y expectativa por saber cuál será el siguiente movimiento tanto de su heroína como de sus antagonistas.

Tal emoción permanece y no es exclusiva del Depredador, sino que se refleja en los encuentros de Naru con las otras bestias que van forjando su camino: las serpientes, osos, leones, e incluso, los conquistadores franceses que amenazan con tomar posesión de la región.

La sensación de miedo y desesperación se siembra con cada lucha, especialmente al ponernos en el lugar de una guerrera extremadamente vulnerable como lo es Naru, quien casi nunca sale victoriosa de sus batallas.

Es sencillo ponerse en sus zapatos y dimensionar el peligro que representa estar frente a cada una de las criaturas, además de que los instantes en los que la audiencia puede darse un respiro, son tremendamente breves antes de llevarlos a una experiencia más intensa que la anterior. 

Naru vs Depredador

Algo que Prey logra de forma excepcional, es que el público se preocupe por el destino de más de uno de sus personajes. Si bien apuesta por que Naru sobreviva a la batalla, gran parte de la tensión gira en torno a su acompañante canina: Sarii, quien actúa tanto como un apéndice de la protagonista como elemento de interés para la audiencia.

Aunque del lado de Naru, resulta refrescante contar con una heroína que no es todopoderosa desde el principio, y que de hecho, su viaje tampoco la va a llevar a convertirse en ello. Pues aunque desde el inicio se plantea que entre las virtudes de Naru no está la fuerza bruta, es interesante ver cómo se va construyendo una guerrera a partir de las cualidades que sí posee: audacia, inteligencia y perseverancia.

Naru tropieza constantemente al querer ser como los otros guerreros, e incluso comete varios errores que terminan desesperando a sus testigos, lo que construye sobre la sensación de peligro inminente y la urgencia por que todo salga bien.

No obstante, hay que admitir que algunos de sus encuentros y éxitos de escape se sienten más como una casualidad divina que algo qué atribuirle al personaje; lo que podría llegar a hacer su encuentro final con el Depredador algo no tan creíble, después de haberla visto fallar y por mera suerte escapar de amenazas de menor nivel.

De cualquier manera, Naru logra posicionarse como una heroína que sin duda se volverá icónica tanto para la saga de Depredador como para el cine de acción en general, apostando también por hacer que las debilidades del personaje sean consideradas una carta que puede jugar a su favor.

El Depredador está de regreso

Ya hablamos del lado humano y el instinto de supervivencia que permea a la historia, pero ¿qué termina por hacerla una cinta perfecta de Depredador?

La respuesta está en el poder que su monstruo principal reclama. Pues es el primer eslabón en la cadena de cazadores y la historia se toma su tiempo para dejarlo en claro. No lo expone como una criatura bruta que caza por mero deporte, —cosa que sí hace por ejemplo, con los invasores franceses— sino como una bestia inteligente y hábil, que también funciona a través de naturaleza pura, de instinto.

Es una amenaza despiadada, y conforme se revela más de su modus operandi, cada detalle lo hace más y más peligroso. Su travesía es sanguinaria, y la crueldad de cada acto demuestra la frialdad que lo separa por completo de los humanos.

Esta es la expresión más pura del personaje y sin duda, es algo que a los/as fans de la película original terminará por gustarles, además de la exquisita manera en que Trachtenberg y el equipo de stunts coreografiaron cada una de las peleas para hacerlas tan emocionantes como brutales. Y aunque Prey definitivamente vive por cuenta propia, los/as seguidores acérrimos de la franquicia disfrutarán con varios de los guiños a las primeras películas.

Prey

¿El final o el principio de todo?

Prey es un gran experimento que logra su cometido: reconectar tanto a la saga de Depredador como a la audiencia con su instinto más puro: sobrevivir.

Por último, le da nueva vida a una saga que se sentía por demás hueca. Está plagada de grandes actuaciones, momentos de acción y el horror que caracteriza al género. Respeta los orígenes de Depredador, pero no teme hacer evolucionar tanto al personaje como al core de la franquicia, entregando la que probablemente es una de las mejores películas de la saga.

Sin embargo, es una lástima que Prey no llegue a cines, pues el espectáculo que ofrece tanto en paisajes y fotografía, como peleas y otros aspectos visuales, es algo que estaba destinado a vivir en pantalla grande.

Aún así, Prey es un viaje único, disfrutable e intenso, que se posiciona como uno de los blockbusters más sólidos y atractivos del año y que no te puedes perder. 

Prey ya está disponible para Latinoamérica a través de la plataforma de Star+ ¡Suscríbete aquí y ve la aventura de Naru ahora mismo!

Snowpiercer T2: ¿Mantiene el nivel de la historia?

Snowpiercer en su temporada 2 balancea bien la aventura y la ciencia ficción con las discusiones existencialistas sobre política y medio ambiente.

En la Temporada 2 de esta serie basada en la película de culto de 2013 dirigida por el cineasta Bong Joon-ho, la trama ha recorrido un camino propio, valiéndose por su propia cuenta y con confianza ha avanzado a terrenos nuevos. Siendo entretenida y sorpresiva a la vez.

La nueva historia de Snowpiercer continuó con las escenas de acción y aventura que fueron sumamente exitosas en su historia anterior. Llevando esa tensión y emociones a todo lo alto, poniendo en verdaderos aprietos a los protagonistas y con la inclusión de un “villano” que sobresale: el genialísimo Sean Bean (a quien recordamos por Juego de Tronos) interpretando al temible Señor Wilford, soberano del mítico tren.

snowpiercer, netflix, critica,

Trama a alta velocidad

Las cosas las retomamos de como había concluido la Temporada 1, con la sorpresa del Big Alice, un segundo tren que es liderado por Wilford y que además cuenta con recursos necesarios para mover al gigante Snowpiercer. Desde ahí vemos cómo la balanza va cambiando, y que esa unión que tanto le costó a Layton y compañía para alcanzar con su revolución, ahora puede verse comprometida gracias a esta imponente figura.

Melanie tampoco pasa el mejor momento, el reencuentro con su hija Alexandra es algo que le cuesta procesar. Saber que ella la odia y que no puede abrazarla después de tanto tiempo la carcome por dentro, sin embargo tiene una misión mucho más importante que cumplir. De ella puede depender el futuro de toda la raza humana.

Por otro lado tenemos a personajes que pasan por muchos cambios como Till, quien enfrenta demonios internos explorando la fe; Ruth y su lealtad a costa de muchas cosas; Audrey que debe confrontar traumas peligrosos; Josie y una transformación significativa, entre otros que por la lucha y por perseverar el status quo pre-revolución son capaces de todo.

snowpiercer, netflix, critica,

Un futuro emocionante

Lo que hace tan bien Snowpiercer en esta Temporada 2 es que las historias van aumentando en su nivel, las motivaciones y las dudas en cada pieza del rompecabezas hacen que lo impredecible sea la ley. La presencia de Wilford como persona y como ícono da un realce a tantas historias de la humanidad en que incluso los tiranos han tenido tantos adeptos.

El manejo que hay de la trama para ir de un lugar a otro está muy bien llevada, con algunos saltos convenientes por aquí y por allá pero todo comprensible para una serie que no hay que olvidar que es de cable tradicional, y que por lo tanto no tiene tantos focos encima como si fuese de Netflix, HBO o Disney+.

Pero puedo decir con total y plena seguridad que hasta ahora lo que ha mostrado la serie, y perdonándole algunas extravagancias un tanto ilógicas, es de lo mejor que ha ofrecido la tv (ya sea cable o streaming) en todo lo que llevamos de 2021.

Y, obviamente, las comparaciones con la película original seguirá mermando puntos con la crítica. Sin embargo, yo que también amé la obra de Bong Joon-ho en su momento, digo que esta serie hace un tremendo homenaje a la misma, a tal punto que ya agarró su propia vida y va encarrilada a mayores éxitos.

snowpiercer, netflix, critica,
¿Qué opinan, Cinéfilas y Cinéfilos? ¿Verán la segunda temporada de Snowpiercer?

Nomadland: ¿El ocaso del sueño americano?

Nomadland es una conmovedora prueba de que nunca es tarde para volver a empezar

La calidad de una película no siempre se mide por la solidez de su estructura narrativa. Hay filmes cuyo fuerte es la tonalidad y el ritmo, donde a veces se transforman en un personaje más en el argumento. Y en el caso de Nomadland, también se convierten en una delgada línea que separa la realidad de la ficción.

Frances McDormand vuelve a mostrar la tremenda calidad actoral que posee. Aquí encarna a Fern, una mujer que ha quedado viuda y que además ha perdido su trabajo, debido al cierre de una fábrica en Nevada, Estados Unidos. Su mundo se le viene abajo. Y No es para menos, al final, es una mujer de la tercera edad sin seguro social, sin estabilidad laboral y sin un “hogar” en sí.

nomadland, review, cine,

Entre trabajos temporales y viviendo en su propia camioneta Tipo Van de Carga, irá sobreviviendo lo que ya otros críticos han denominado como el “ocaso del sueño americano”. Y sí que lo es, porque aquí la cineasta Chloé Zhao, directora y escritora, expone de forma sutil el otro lado de Estados Unidos, la otra cara del capitalismo en que hay personas que quedan relegadas de la sociedad.

Sin duda que Nomadland es un filme con alma, que se cocina a fuego lento y con tinte casi documental. Sin embargo, su riqueza recae en breves pero potentes interacciones humanas, acompañadas de paisajes hermosos, fotografía abrumadora y un poderoso performance de su protagonista.

Un viaje de melancolía

La película es una travesía por distintas zonas del oeste de Estados Unidos, en que Fern irá encontrando a una comunidad de nómadas modernos (de ahí el título), que conviven en zonas desérticas como vecinos y buenos samaritanos, ayudándose unos a otros, porque en muchos casos se tienen únicamente a ellos mismos para subsistir.

Basado en un libro escrito por Jessica Bruder, con un título similar pero agregando “Sobreviviendo a Estados Unidos en el Siglo XX1“, Zhao proyecta la vida de personas que sí viven realmente de esa manera. De hecho, para impregnar de ese realismo y autenticidad buscó a nómadas y los metió en el filme, por lo que no son actores profesionales ni mucho menos, sino personas que cuando hablan cuentan sus propias experiencias.

nomadland, review, cine,

Y son esos intercambios cuando Nomadland gana enorme calidad, porque vemos a una McDormand que sobrepasa la actuación para empatizar como ser humano con esa gente, en el que no necesita hablar demasiado para que entendamos lo que siente. Son esas gesticulaciones y un rostro tosco y a la vez frágil en el que vemos cómo es una mujer lidiando con mucho por dentro.

Fern es una mujer dura, de pocas palabras y decidida; sin embargo tiene momentos en que no puede con su propia vulnerabilidad, incluso la lleva a dudar de si debe proseguir o no con un posible interés amoroso.

¿Esperanza en el desierto?

Nomadland es una película con grandes nominaciones y que cuenta con esa bellísima fotografía en cada plano, con muchas tomas en exteriores y casi siempre en atardeceres, te invita a reflexionar de muchas cosas de la vida adulta, de la familia y del qué nos depara el futuro una vez lleguemos a una edad mayor.

nomadland, review, cine,

¿Se puede volver a comenzar aún después de los 50, 80, o 100 años? Creo que esta película permite pensar que se puede, aún con decisiones que puedan parecer polémicas o infantiles, como tener una vida de nómada recorriendo largas distancias y con trabajos temporales exigentes y mal pagados.

Pero con lo que más me quedo de Nomadland es definitivamente con esa apertura de corazones de personas reales, que han pasado por situaciones muy difíciles por culpa de un sistema norteamericano que casi nunca en el cine se ve reflejado así.

Necesitaron a una cineasta de origen extranjero para poder plasmar una mirada honesta de las consecuencias del capitalismo en el Siglo XXI.

Borat 2 desnuda otra vez la sociedad de EEUU

Borat 2 es de las pocas sorpresas agradables que nos ha dejado el 2020.

El 2020 ha sido un año lleno de adversidades a nivel mundial y por algo dicen que ya nada de lo que ocurra puede sorprendernos. Sin embargo, así también de repente nos dimos cuenta que existía un Borat 2, secuela de aquella gran película de 2006.

Sacha Baron Cohen probablemente no pudo haber escogido un mejor momento para regresar con un su humor ácido, irónico, frontal, confrontativo y políticamente incorrecto (Great Success!). Estamos hablando un año que además de la pandemia y crisis en distintos sentidos, en Estados Unidos viene una elección cuyo panorama no es demasiado alentador, y es ahí donde entra la comedia de este periodista de Kazajistán.

borat, review, amazon,

En el 2006 la figura de Borat era obviamente alguien vulgar, misógino, antisemita, adicto al “sexy time” y quien llegaba a explorar Estados Unidos, tratando de comprender más de la contracultura de este país, de este sistema que lo rige.

Ahora en 2020 está de vuelta, pero se da cuenta que los antivalores que él representaba quedan cortos con lo que ahora es el status quo de buena parte del pensar colectivo de esta nación.

Es así que nuevamente tendremos estas entrevistas con personas comunes y que dicen unas cosas que uno queda estupefacto, ya que parecen compartir algunas de las ideas más racistas y extremistas del querido Borat.

Otro tipo de dinámica

Hay un cambio bastante marcado en lo que es Borat 2 -Entrega de un soborno prodigioso al régimen estadounidense para beneficiar a la gloriosa nación de Kazajstán- (ese es el nombre completo), y es que este personaje no estará solo, sino que se añade su hija Tutar, interpretado por quien es la estrella de la película: Maria Bakalova.

Ella le insiste a su padre para que la deje ir a Estados Unidos, ya que éste viaja por encargo de su gobierno con el fin de buscar cercanías con “McDonald” Trump, y que así Kazajistán pueda ser más próspero. Al complicarse un poco las cosas, Borat dice que mejor ofrecerá a su hija de 15 años a Mike Pence (vicepresidente) y que la tome como un regalo de su gobierno.

borat, review, amazon,

Así comienza una aventura de padre e hija en que veremos una serie de situaciones incómodas, que van desde comprar una jaula para ella en una ferretería común; un encuentro de mujeres conservadoras con Tutar haciendo un discurso sobre la vagina; padre e hija visitando a un consejero de iglesia sobre un aborto (en teoría concebido por incesto) y muchas otras ocurrencias que siempre trastocan los valores morales tradicionales.

Por supuesto, la parte más fuerte es lo que ocurre al final con Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York y ahora abogado de Trump, quien tiene un encuentro obsceno con la supuesta hija de Borat.

Ya esto se hizo un escándalo en los medios y no es para menos.

¿Qué tan efectiva es?

El comienzo de esta película es un mar de risas, al menos de mi parte solté carcajadas que probablemente tenían que ver también con la nostalgia jugando su papel en mi memoria.

Desgraciadamente, y por más que los sketch y entrevistas son atrevidos y audaces, creo que la película afloja por un largo segmento que, dependiendo de sus expectativas y qué tan acostumbrados estén al humor de Sacha Baron Cohen, puede ser del 30% al 85% de su duración, recuperando todo su punch en la secuencia final.

borat, review, amazon,

Aquí vemos que Sacha Baron Cohen no es tan arriesgado como antes, a pesar que sí se inmiscuye en situaciones tensas como un rally de ultraderechistas, todos con armas de guerra. Incluso con el tema del coronavirus, habló de él pero se contuvo bastante.

Creo esto es para bien, ha evolucionado y ya no puede protagonizar una pelea desnudo como en el primer filme o meterse a un talk show con un “bebé” afroamericano y provocar a una audiencia como en Bruno, porque los tiempos son distintos y desafiantes, por lo que, según él, es mejor que su comedia sea puntual en contra del establishment y la corrupción política de Estados Unidos.

En el lado más positivo me quedo con los disfraces que ocupa, porque ahora debe disfrazarse de “americano” con el fin de pasar desapercibido, llegando incluso a vestirse como el mismísimo Trump.

Veredicto

Para los que esperan ver nuevamente a Borat haciendo cosas atrevidas como en la primer película tal vez se decepcionen un poco, pero yo te invito que sí veas esta película y mires que con la hija suma otras capas que no creíamos poder ver en él, además de nuevamente desnudar a ‘Merica con lo peor de sus valores.

The Third Day: La Mezcla entre Horror y Psicodelia

The Third Day se presenta como una experiencia completamente distinta a lo que HBO nos ha brindado anteriormente

El género del folk-horror es uno que proviene más que nada de un cine con toque independiente, y en televisión sinceramente no lo he visto mucho, al menos jamás como lo que ha hecho la increíblemente misteriosa miniserie de HBO, The Third Day.

Protagonizada por un entregadísimo Jude Law, narra la historia de un hombre que viaja a una peculiar isla de la costa británica, llamada Osea, nombre que dan también a una especia de Dios/Mesías que veneran con cultos paganos, muy propias de esas tierras.

Aunque la verdad es que esta trama tiene una división que la hace todavía más singular, porque aunque en efecto real consta de 6 episodios, divididos en 3 episodios para lo que es “Summer” y otros 3 para “Winter”, en medio tiene un “episodio” titulado “Autumn“… el cual tiene 12 horas de duración. Sí, así como lo leen, pero ya entraremos más a detalle posteriormente.

the third day, hbo, critica,

Exactamente, ¿de qué trata?

Vaya pregunta más complicada, porque aunque la trama es sencilla en su corteza, pero inmersiva y reflexiva en su núcleo. En lo que vemos de la primera parte catalogada como “Summer” seguimos a Sam (Jude Law), quien llega a la isla de forma casi fortuita, como hipnotizado o como si su destino así lo guiara.

Desde que llega el lugar se le hace conocido, aunque no recuerda cómo ni de dónde. En esta isla sus habitantes son sospechosos, todos generan intriga y son muy meticulosos con sus “tradiciones“, en que no es nada extraño observar en las paredes de las casas imágenes que enaltecen sacrificios de animales y otros que parecen humanos.

Sam intenta salvar a una chica que quiso suicidarse, eso lo empuja a querer continuar investigando si está bien junto a esa comunidad tan rara, además que por un pasillo natural y misterioso, la isla “se cierra” por varias horas, ya que el agua cubre dicho pasillo y hay que esperar a que baje la marea.

Además ahí conoce a Jess, una turista que gusta explorar las costumbres y religión de esta gente, vinculada a los celtas, y con quien Sam tendrá una relación que le costará caro.

the third day, hbo, critica,

Tono y cambios estructurales

Desde el primer episodio, se nota una dirección artística fabulosa, con efectos surrealistas que nos adentran a percibir el tono que tiene esta producción, ese terror psicológico que se logra al crear una ambientación de intriga, sumado a una banda sonora específica para cada una de las tomas.

Esto cambia cuando entra el grupo real de teatro inmersivo: Punchdrunk, quienes colaboraron en esta producción de Sky Studios y HBO para una experiencia… no sé cómo describirla, sólo como algo extremadamente extraño.

Me refiero a las 12 horas de un evento “en vivo” que lanzaron a través de las redes sociales, en que vemos un festival de iniciación con varios de los personajes, incluyendo a Jude Law, quien pasa por distintas pruebas.

the third day, hbo, critica,

Una de esas pruebas es cavar su propia tumba (en un tiempo real de entre 30-40 minutos con la cámara casi fija mientras literal cava el agujero). ¡Totalmente raro!

Luego llegamos a los 3 episodios de “Winter“, con otra protagonista que en este caso es Helen (Naomi Harris), quien viaja con sus dos pequeñas hijas a la misma isla en busca de un “escape”. Poco a poco veremos la intención real de esta travesía y su relación con Sam, para dejarnos un desenlace confuso, críptico, pero a la vez bastante humano.

Veredicto

En definitiva que The Third Day no es una serie para cualquiera.

the third day, hbo, critica,

Bajo la puesta en escena de folk-horror, algunas escenas de gore, violencia y rituales paganos que generan cierto pavor; está lo que en esencia son personas adultas frágiles ante la pérdida de un ser querido: un hijo, pero cada uno lidiando de manera distinta con ese luto.

Si gustan de series que los desafíen, de actuaciones comprometidas y saborean lo psicodélico mezclado con lo ambiguo del terror psicológico, deben darle una oportunidad.

¿Ustedes qué opinan, Cinéfilas y Cinéfilos? ¿Le darán una oportunidad a The Third Day?

The Devil All the Time: una mirada al fanatismo religioso

ConThe Devil All the Time, Netflix va camino de otra temporada estelar de premios, habiendo lanzado recientemente I’m Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman y con dramas de prestigio de Aaron Sorkin y David Fincher a la vuelta de la esquina.

The Devil All the Time es la más reciente película del director Antonio Campos que cuenta varias historias sobre violencia, religión, intolerancia y pecadores que se unen.  La historia está conectada en el tiempo por padre e hijo. El padre es Willard Russell (Bill Skarsgård), que llega a casa de la Segunda Guerra Mundial y de repente encuentra la religión. Es una religión ferviente y peligrosa, que inspira al hombre a colocar una cruz en el bosque detrás de su casa y orar durante horas. Willard se enamora de la camarera local Charlotte (Haley Bennett), y pronto, la pareja tiene un hijo, Arvin. 

La familia parece feliz, pero las cosas cambian porque Charlotte sufre de cáncer, una enfermedad que Willard está convencido de que puede lograr que Dios se lo quite, si él y Arvin oran lo suficiente.

Cuando Willard y Charlotte se conocen por primera vez, se cruzan brevemente con Carl (Jason Clarke) y Sandy (Riley Keough), un par de asesinos en serie que merodean por las carreteras en su coche, en busca de jóvenes que piden aventones para recoger y asesinar, todo para que Carl pueda tomar fotos del acto.  

Mientras tanto, Helen (Mia Wasikowska), una joven con la que la madre de Willard esperaba que Willard se estableciera en lugar de Charlotte, se enamora del predicador viajero Roy (Harry Melling), quien es conocido por arrojar un cubo entero de arañas vivas en su rostro mientras pronunciaba un sermón sobre cómo Dios le quitó el miedo al arácnido y de todas las cosas.

Años más tarde, Arvin crece y es interpretado por Tom Holland. Esta versión joven de Arvin es tranquila y atormentada por su pasado traumático, y también propensa a ataques de violencia, especialmente en el momento que ve a la gente burlarse de su hermana adoptiva Lenora (Eliza Scanlen). 

The Devil All The Time

Arvin quiere a Leonora como su propia hermana y las cosas se complican por la llegada del nuevo predicador, el reverendo Preston Teagardin (Robert Pattinson), llega a la ciudad y llama la atención de Lenora. Mientras, el equipo de asesinos en serie formado por marido y mujer de Carl y Sandy todavía está ahí fuera, capaz de salirse con la suya porque el hermano de Sandy es el sheriff local (corrupto), interpretado por Sebastian Stan en un papel relativamente pequeño.

El tema que une a todos estos personajes es la fe y la religión. Los devotos del grupo son muy devotos, peligrosamente hasta el punto en que esa fe puede tener consecuencias terribles y sangrientas. Y aquellos que no son devotos pueden manipular a los que sí lo son para sus necesidades.

Y debajo de toda esa sangre y tristeza hay una sensación de esperanza, no es liberación ni aceptación religiosa. Sino más bien escapar de pueblos mezquinos y de pasados ​​empantanados por el trauma y el dolor. 

Esa luz en el túnel parece estar siempre por molestar a nuestros personajes, particularmente a Arvin, quien parece ser el tipo de persona que podría salvarse, y estar a salvo, si se alejara de todos estos individuos violentos.

The Devil All The Time

Elenco impresionante

Algo notablemente bueno es el elenco que tiene esta película, para empezar con Bill Skarsgård (IT) que con lo poco que aparece en la película hace que se destaque. Otro de los memorables es Robert Pattinson como sacerdote evangélico pedófilo. Tom Holland también se destaca con su actuación de un adolescente que parece no tener maldad, sin embargo, las circunstancias de su vida hacen que se defienda y no encuentre un sentido de su vida. 

La trama secundaria que involucra a los asesinos en serie de Clarke y Keough la interpretan perfectamente, con Keough como Sandy al actuar de una prostituta deprimida y sin rumbo, mientras que Clarke realmente se inclina hacia lo repugnante que puede ser Carl.

Y el elenco femenino cuenta con sólidas actuaciones: Mia Wasikowska (La cumbre escarlata), Eliza Scanlen (Mujercitas), Riley Keough (Mad Max) y Haley Bennett (La chica del tren), todas realizan un trabajo magnífico y le dan al tono de la película tranquilidad aunque el contenido es increíblemente siniestro.

The Devil All The Time

El fanatismo religioso 

Campos no sólo perturba el concepto de cristianismo, sino que junto con el director de fotografía Lol Crawley, reiteradamente esta idea a través de imágenes inquietantes y las tomas constantes de crucifijos.

Sin embargo, hay un hilo en su historia circular. No solo en la forma en que una generación repetirá los errores de la anterior, sino en los horrores sangrientos traídos a casa después de la guerra. 

Para Campos no se trata solo de lanzar muchas escenas perturbadoras o enfermedades mentales a la pantalla grande. La película se abre con una escena en la que un padre, que acaba de regresar de la guerra, le da a su hijo una lección de violencia utilizada con sabiduría. Todo está ahí, claramente expresado: atrapados entre el fanatismo religioso, la virilidad enferma, el salvajismo y los personajes de la película constantemente deben encontrar una salida o una salvación. 

La escena que cierra la película, en donde Arvin puede descansar al cerrar todas las historias, puede ser una representación que finalmente ya no repetirá los errores de sus generaciones pasadas y buscará una nueva vida alejada de ese pequeño pueblo.


¿Qué opinan, Cinéfilas y Cinéfilos?¿Les gustó The Devil All the Time?

Perry Mason: ¿Funciona el Noir Moderno?

Conocemos a Perry Mason con un cigarro en la mano, una corbata corta y aspecto desaliñado. Él busca su lugar y propósito en medio de una época tormentosa en Estados Unidos: los años 30.

El sentido de la justicia lo tiene agudizado, aunque sea torpe y atolondrado a la hora de buscarlo. Y de pronto, se topa con un caso abominable que le cambiará la vida.

Eso es lo que se puede disfrutar en la Temporada 1 de Perry Mason disponible en HBO y producida entre otros por Robert Downey JR., quien en un inicio se pensaba que iba a protagonizarla, hasta que se dio un cambio de planes y trajeron el talento de Mathew Rhys. Qué buena elección fue, porque su actuación le da mucha personalidad a esta producción estilo noir.

perry mason, hbo, critica, review, detective,

En el transcurso de ocho episodios, vemos cómo Mason pasa de ser un investigador privado de poca monta a un abogado respetable. Bueno, un abogado muy entregado a la causa al menos, apoyado por mentores con gran experiencia y otros menos esperados.

Si de algo puede jactarse esta producción es en saber llevar muy bien varias líneas argumentales, por supuesto todas conectadas al caso por resolver: un espantoso secuestro y asesinato de un bebé, de Charlie, a quien privaron de vida, provocando una catástrofe a nivel familiar y a nivel de toda la sociedad.

Desarrollo

Desde el primer capítulo esta serie sabe a lo que apuesta, impone un tono oscuro y hasta gore (sorprendente de hecho), pero sabiéndolo ocupar en la medida adecuada. Sin salpicaduras, sin exageraciones, sin buscar el valor de impacto y aferrarse al mismo para ganar audiencia.

Es al contrario, entre ir descubriendo los dolores internos de su protagonista, pero sobre todo ir conociendo a los demás personajes que esta serie gana mucho.

perry mason, hbo, critica, review, detective,

Ya sea un abogado de alta experiencia, interpretado por el siempre valioso John Litgow; la inclusión de una actriz que se me hizo fabulosa, Juliet Rylance, en el papel de Della Street (el punto más alto de la serie); así como Tatiana Maslany (Alice) más otros que se mezclan hacen de toda ello una exquisita receta.

Otro punto muy a favor es que todo el caso del bebé Charlie es uno complejo y muy bien trabajado. Las implicaciones son variadas, siendo obviamente la más clara la de la acusada: su propia madre, Emily Dodson.

¿Imaginan qué puede sentir una madre que le mataron a su bebé y que además la acusan de haberlo hecho, solo por cometer adulterio? Un verdadero infierno para una mujer.

Y es ahí que se introducen otros dos grandes complementos a la ya de por sí intrincada historia: una iglesia con devotos fanáticos y el racismo más corrupción dentro de la policía.

perry mason, hbo, critica, review, detective,

Veredicto

Perry Mason se me hace una serie redonda, con la cuota necesaria de misterio e intriga; con aporte de gore y acción justificada; con momentos de mucha emoción, dramatismo y actuaciones sólidas, así como introducir temas que tienen que ver con el fanatismo religioso y cómo la corrupción se encuentra en todo tipo de instituciones, sean sagradas o juramentadas al deber.

Y no puedo dejar de señalar y exaltar el apartado musical, una banda sonora que junto con el esquema de color y dirección precisa que hay en cada secuencia, dan un realce y un carácter a todo el producto, uno que puedo recomendar para quienes gustan de historias policiacas más refinadas.

perry mason, hbo, critica, review, detective,

Se me hace que HBO se apuntó en Perry Mason una serie que llega a públicos más amplios, ofreciendo a la vez un contenido de calidad y que pueden explotar por muchas temporadas, ya que la tónica apuntaría en que en cada una de ellas habrá un caso diferente.

¿Qué les parece, Cinéfilas y Cinéfilos? ¿Ustedes le darán una oportunidad al detective Perry Mason?

Mr Robot: Un Cierre Épico

El desenlace de Mr Robot tuvo las proporciones épicas que todo fanático deseaba, llegando a un punto en que atravesó terrenos a lo Evangelion y sci-fi con fuerte contenido psicológico.

La partida doble de capítulos finales, 12 y 13 de la Temporada 4, fueron la conclusión perfecta para un show que tuvo de todo, desde grandes corporaciones hasta actos de heroísmo casi de fantasía, y es que esa palabra curiosamente es la que definiría de una vez por todas qué era lo que realmente pasaba alrededor de la trama.

Sucede que el Elliot Alderson que hemos seguido durante cinco años, como espectadores, o bien como voyeristas con dosis de egoísmo, no es el Verdadero, sino otra personalidad creada para protegerse.

El mejor twist: el emocional

Si algo ha caracterizado esta serie de Sam Esmail, es que sabe los momentos exactos para hacer giros, quizás unos pueden llegar a ser más elaborados que otros, sin embargo, siempre funcionan como un gran elemento sorpresa que le da impulso a la trama.

Esta vez también fue así, sólo que en vez de contar con aquella revelación que se ajusta a pequeñas pistas regadas en cada episodio, lo hizo de una manera más emocional, más desde el núcleo de las motivaciones de nuestro protagonista, el cual al verse en retrospectiva da profundo sentido a lo que hemos visto en años.

Y eso, señoras y señores, es escritura de guión hecho a la perfección. Las piezas encajan para un final emotivo al punto de las lágrimas, al dejarnos una lección doble: El saber soltar cuando se debe, y el saber dar la cara cuando se necesita.

El mundo ficticio

mr robot, final, critica, review,

Retomando un poco lo dicho en mi último review, “Elliot Feliz se topa al Elliot que siempre hemos conocido. La plática entre ambos nos dejaba entrever otro tipo de teoría interesante sobre qué estaba pasando, y es que encriptado en una partición interna, Elliot Feliz tenía bosquejos de F Society y de Elliot con la chaqueta negra que conocemos.

Este Elliot del mundo alternativo explica que a veces sueña con ser una persona distinta, una especie de vigilante hacker que quiere salvar el mundo, por lo cual crea el grupo radical y anarquista F Society.

Es una creación de este hombre que tiene todo en la vida: buen trabajo, buena familia y una futura buena esposa.

Un momento devastador ocurre cuando el Elliot que conocemos le pregunta a su otra versión, si quisiera tener la vida de él, a lo cual contesta que no. Explica que claramente ese Elliot es una persona triste, sin amigos, sin familia y sin un propósito claro de vida. ¡Ouch!

Posteriormente los dos Elliot se tocan y causan un nuevo terremoto, ya que la realidad alterna no aguanta a dos de los mismos, provocando que el Elliot Feliz se golpee la cabeza y quede moribundo, a vistas del Elliot nuestro.

Primero queda estupefacto, pero después de forma egoísta y escuchando la voz de Angela en el teléfono diciendo que por una vez de todas decida ser feliz, acaba con la vida de su alter ego, pidiéndonos a nosotros, su “amigo“, que mejor miremos a otro lado.

Fantasía imposible de hackear

mr robot, final, critica, review,

A pesar que hace sus mejores esfuerzos por suplantar al Elliot que vivía en ese mundo y se prepara para su supuesta boda, las cosas rápidamente se le salen de control.

Mr Robot hace su aparición, tratando de hacerle ver a Elliot que su plan no tiene pies ni cabeza, por lo que éste lo toma como un intento de sabotear su felicidad. Luego toma rumbo a la playa donde ocurrirá la boda para que se dé cuenta que algo anda mal…

Las personas que atienden al casamiento todas usan máscaras de F Society, y Angela sale corriendo hacia lo que era la base de este grupo hacker.

A partir de ahí, tenemos secuencias surrealistas en que no se distingue realidad de fantasía, del mundo alterno, de la mente de Elliot etc.

Un loop imposible de escapar hasta que Elliot se topa con Krysta, tras haber pasado encuentros con Mr Robot en el rostro de cada persona alrededor, así como un intento de homicidio por parte de Wellick.

Enfrentar la realidad

mr robot, final, critica, review,

En resumidas cuentas, el Elliot que conocemos es una de las personalidades creadas por el Verdadero Elliot, uno que asumió el control del anfitrión ya que es la Mente Maestra, el súper hacker capaz de hacer todo por salvar al mundo, aunque no al mundo en sí, sino labrar el camino para que el Verdadero Elliot tenga paz.

El Elliot hacker nació como consecuencia de que el Verdadero Elliot ya no podía lidiar con su realidad, tras haber sufrido tanto de por vida y desde su niñez, por eso creó a esta Persona capaz de asumir todo el dolor. Y a la vez, el Elliot hacker creó el mundo alternativo para que el anfitrión estuviese “guardado” mientras él asumía toda la personalidad.

Entre todo eso es que Elliot despierta finalmente de la fantasía. Está en una sala de hospital, con una Darlene preocupada a su lado.

En las noticias se sabe que Whiterose fue encontrado muerto en las instalaciones de la planta, la cual sufrió una explosión aunque no fue tan grave, debido a que se logró detener la reacción nuclear a tiempo.

A como es normal, Elliot está sumamente confundido y no sabe si esto es realidad o fantasía, pero Darlene le sostiene la mano y le confiesa que sí, que así es. Sin embargo, algo dentro de Elliot cambió… Sabe que esa sí es la realidad, solamente que él no es el verdadero.

Adiós, amigo

Darlene le indica que es cierto, que él no es el hermano con el que ella creció, que lo notó apenas fundó F Society. Ella nunca dijo nada porque tenía oportunidad de estar cerca de él, de recuperar los años perdidos cuando decidió marcharse.

Ante ese escenario, vemos nuevamente a Elliot dentro de su mente, con la familia ficticia que también creó (la mamá abusiva, el Elliot de pequeño y Mr Robot), en ese edificio a lo alto viendo al horizonte.

Ahí de una vez por todas decide cruzar la puerta hasta lo más profundo del subconsciente, esto los lleva a todas estas personalidades a una sala de cine, con la proyección mostrando las imágenes de todo lo vivido hasta ahora.

Pronto esa luz del proyector se vuelve el ojo de Elliot, pero no del que conocimos, sino del Verdadero, finalmente despertando ante la mirada contenta de Darlene.

El fin.

Veredicto

mr robot, final, critica, review,

Esta es una serie que en la última temporada supo manejar todo a la perfección, para dar un cierre que es épico porque no optó por lo tecnológico ni conspirativo, sino en la psique de una persona quebrada, cuyas piezas finalmente se unen para intentar una mejor vida.

Adiós, amigo, fueron cinco largos pero espectaculares años. Harás falta.

Si quieren profundizar más sobre este enorme final, pueden escuchar el podcast de aquí:

Mr Robot 4×11: “Exit”

Ahora sí, estamos entrando en el terreno más ambicioso que Mr Robot puede darnos. No es que sea algo nuevo para los que seguimos esta serie el ambiente surrealista, sólo que esta vez… ¿parece que sí es una realidad, alterna?

De eso vimos en “eXit”, penúltimo episodio de uno de los shows más importantes de la última década. De eso no cabe siquiera un ápice de duda.

En este capítulo las cosas se van resumiendo y nos conducen a lo que será un alucinante final: la batalla interna de un Elliot con su ser, con su psique, con su interpretación de la realidad.

La máquina de Whiterose

La trama comienza con un Elliot despidiéndose muy cariñosamente de Darlene, lo que habíamos visto en parte en el capítulo anterior. Luego de ello, discute con Mr Robot sobre seguir su camino hasta la planta Washington Township, y destruir la máquina de Whiterose.

Decide emprender el viaje solo. Quiere hacerlo así, sin la usual protección de la figura ficticia de su padre, quien termina aceptando a regañadientes que Elliot se introduzca a lo que parece su destino final.

Al llegar a la planta encuentra que no hay personal, puertas abiertas y sangre en el piso. Dark Army ya entró previamente. Eso no importa a Elliot, porque logra meter el malware para “destruir la máquina”, siendo capturado momentos después por los sicarios.

El cuarto de interrogatorio

A la mente maestra detrás de F Society lo llevan a un cuarto interrogatorio, semejante a donde Angela estuvo cuando vio por primera vez al líder del Dark Army.

La puesta en escena es muy similar: teléfonos antiguos, computadoras viejas, pósters, entre otros. Elliot confronta a Whiterose diciendo que no caerá en el mismo juego, porque él quiere salvar al mundo, no como ella que al odiarlo quiere destruirlo.

Esto le causa unas carcajadas a la enigmática apasionada del tiempo, ya que según su visión, ella quiere transformar el mundo en uno más justo y equitativo. El hacker mantiene su posición de no cooperar, por lo que Whiterose toma una acción impresionante para hacerle ver que está en lo cierto.

¡Boom! se dispara en la cabeza y cae muerta en el piso.

Juego macabro

Ante la angustia, Elliot invoca a Mr Robot, quien le dice cómo salir de la planta ya que se escuchan explosiones del reactor nuclear, pero Elliot sigue el juego que está en la computadora, a como lo hiciera Angela en su momento.

Al descubrir las pistas, parece que las explosiones cesan, sólo para continuar luego junto con las alarmas.

Es así, que sentados frente a frente, Elliot se despide de Mr Robot para siempre. El juego ha acabado…¿o no?

¿Una nueva realidad?

Despierta en un apartamento limpio y ordenado. Se prepara para ir a trabajar, mientras está ansioso por casarse con Angela, con quien habla a través de una llamada vía Skype.

El padre, el verdadero señor Alderson en una edad mayor, está ahí para apoyarlo; así como sus compañeros de trabajo cuando Elliot tiene que hacer una presentación con Wellick, representante de F Corp (ya no es E Corp)

Finalmente, al terminar el día, entra a lo que cree es su apartamento, para encontrarse con otro Elliot, el que conocemos, el hacker, viéndolo estupefacto. ¿Qué está pasando?, se pregunta. Y eso es lo mismo que sentimos todos ahora.


El último episodio de esta hermosa serie se acerca, y todo puede pasar. ¿Qué esperan ustedes del gran final de Mr Robot?

Watchmen: relojes, supremacismo blanco y súper poderes

La serie original de HBO, Watchmen, fue la gran apuesta de Damon Lindelof, showrunner, para adaptar una obra muy venerada y hacer de ésta un producto original, osado, transgresor en ciertos aspectos.

El resultado es mixto, una conspiración constante con sorpresas y twists en cada esquina, los que a la vez vuelven la narrativa confusa y cansina en momentos. Aún así, son nueve episodios muy disfrutables sobre todo para aquellos amantes de escudriñar en detalles cada frame, así como para quienes consumieron el cómic de Alan Moore y Dave Gibbons.

Eso sí, las variaciones son importantes.

Historia racista de Estados Unidos

watchmen, hbo, review,

Efectivamente son esos cambios los que dan realce a esta ficción, con la inclusión como “villano” al supremacismo blanco, a esos que por su color de piel se creen superiores y que humillan a los afroamericanos en Estados Unidos.

De esta fuente bebe mucho Watchmen la serie, haciendo un recuento por la historia real de Estados Unidos desde los años 20’s con la infame masacre en Tulsa, Oklahoma, aspecto con el que arranca esta vertiginosa trama.

De ahí se desprenden organizaciones secretas, policías encubiertos, terroristas con máscaras y políticos corruptos con el racismo inherente, lo cual van desenvolviendo con bastante destreza de capítulo en capítulo.

Los vigilantes

watchmen, hbo, review,

Al final esta serie es de “superhéroes“, y aunque aquí su significado es muchísimo más profundo y consciente a la realidad en comparación a otras ficciones, sí que tenemos a personas disfrazadas tratando de salvar el mundo y proteger a los inocentes.

Lo interesante es que las intenciones de cada uno de las personajes son guiadas con brújulas morales difíciles de definir. De eso aprendimos mucho del cómic original, y acá cumplen en hacer referencia a ese estilo.

Angela Abar es nuestra protagonista, performance hecho con mucha calidad por Regina King, quien estará envuelta en una conspiración de magnitudes astronómicas.

Ella nos irá llevando en este camino complejo entre las fuerzas del orden, un Estados Unidos parecido al actual pero con diferencias claras (no hay internet, ni celulares y Vietnam es un estado más) y magnates que quieren cambiar el mundo.

Misterios y revelaciones

watchmen, hbo, review,

En lo que más destaca Watchmen, en definitiva, es en envolver al espectador en una sorpresa tras otra. Las revelaciones son satisfactorias al final, con prácticamente todos los cabos sueltos con resolución, sólo que para más de alguno le será complicado asimilar todo en una sentada.

Y por ahí radica mi crítica a esta Temporada 1, que puede ser la única, ya que aunque es un viaje que alienta y fomenta la especulación y la generación de teorías, carece de esa última vuelta de tuerca que consolide un argumento realmente épico, por más esfuerzos que hagan por lograrlo.

Las actuaciones son muy buenas y la producción ni se diga, además el elemento de la música compuesta por los maestros Trent Reznor y Atticus Ross son un plus a secuencias emotivas… Sólo que nunca terminaron de dejarme al borde del asiento.

Veredicto

watchmen, hbo, review,

Los elementos están servidos para que esta serie trascienda como una de las mejores adaptaciones jamás hechas de un cómic, o más que adaptación una interpretación original a una obra de culto.

El problema es que ya como serie de televisión padece de exigir mucho al espectador, de que se adentre en el tratar de resolver los misterios, en que busque en la Peteypedia (desde el sitio web de HBO) para complementar algunos arcos narrativos; y nada de eso está mal, el problema es que desde lo emotivo no completa la tarea a un cien por ciento.

Probablemente muchos amen Watchmen la serie, lo cual es excelente porque tiene méritos, sobre todo desde la osadía de introducir esa crítica sociopolítica y saberla manejar tan bien.

Eso sí, los episodios finales que gozan de tantos elementos sobrenaturales y un laberinto argumental, pueden resultar demasiado para algunos. Aún así, si les gustan las historias que los reten y buscan algo distinto en la tv, definitivamente tienen que verla.

Mr Robot 4×10: Gone

Mr Robot ya está dando sus últimos pasos y por más que entregue dosis pesadas de acción y adrenalina pura, también puede ser sensible y nostálgico, más aún cuando sentimos las despedidas de algunos personajes.

En el capítulo 10 de la Temporada 4 y final, titulado “Gone“, vemos una balada entre Dom y Darlene, las cuales están en esa inminente salida de la pesadilla llamada Dark Army.

De Elliot vemos muy poco, lo cual es adecuado para que el capítulo se concentre en dos personajes muy importantes para esta serie, sobre todo el caso de Darlene. A veces pasaba a la sombra de Elliot y aquí Sam Esmail, el creador, hizo muy bien en dedicarle tanta presencia en lo que quizás sea de lo último que veamos de ella.

Y así sin más, este episodio tuvo momentos emotivos en un road trip con peligros inminentes, más un viaje en avión que cambiará el destino de estas valientes mujeres para siempre.

Leon al rescate

mr robot, review, gone,

El plan que no nos brindan tantos detalles de cómo llegaron a conseguirlo es simple: nuevas identidades e irse lo más lejos posible. Darlene tenía la idea de llevarse a Dom y a Elliot, pero este último tiene que resolver lo de la máquina secreta de Whiterose, y lo hará solo.

Dom por su parte despierta aturdida en el hospital, viendo en las noticias como el Grupo Deus ha sido expuesto, e incluso el nombre de Zhang aparece como posible líder del Dark Army.

El FBI no le da completa libertad a Dom ni quieren informarle dónde está su familia, por lo que ella se obstina y regresa a casa a esperar nuevas noticias. No es hasta que Darlene aparece y la hace recapacitar, que finalmente se da cuenta que lo mejor es irse, en caso que el Dark Army quiera venganza.

Así es que llegamos a Leon, este asesino a sueldo que ahora trabaja para los hermanos Alderson, o al menos les hace algunos favores. En esta ocasión es el aventón y quien consigue las identidades falsas, para que de una vez por toda Dom y Darlene rompan sus cadenas.

El último hack

mr robot, review, gone,

En una parada técnica en un parque, vemos a estas dos más unidas de verdad. Ahí aprovecha Darlene para hacer el último movimiento hacker de FSociety.

Con una serie de comandos desde su teléfono celular, devuelve todo el dinero del Grupo Deus a usuarios comunes, por lo tanto muchas personas reciben mucho dinero. Darlene compara la jugada con Robin Hood, mientras la agente del FBI le dice que eso no es así, que por algo existen reglas.

El argumento de la hermana Alderson es efectivo, y es que son esas reglas las que hicieron que el Grupo Deus se hiciera fuerte desde un principio, y era hora que la gente ordinaria sintiera alguna remuneración.

Muy utópico e irreal, pero el concepto se entiende, aunque las leyes del mercado acomodarían todo rápidamente.

Amor de aeropuerto

mr robot, review, gone,

En este momento el episodio tiene roces con algunas comedias románticas, pero nada que estorbe demasiado.

El dilema de ambas protagonistas es que Darlene no quiere ni puede estar sola, por sus ataques de ansiedad; mientras que Dom está desorientada, solo sabe seguir reglas, mismas que la llevaron a una situación tan precaria.

Y el temor que refleja su rostro y cuerpo no es para menos, minutos antes se topó a Irvine, quien vendía libros en una tienda local, solo que éste le indica que el Dark Army no tiene interés en ellas, ni en la familia, ya que tienen otros asuntos más importantes que resolver.

Luego de confesiones y discusiones, Dom decide retirarse y Darlene abordar el avión hacia Budapest (destino que había planeado con Cisco). Solo que las cosas no salen así; Darle sufre un ataque de pánico y sale del avión, al mismo tiempo que Dom recapacita y sí entra al avión.

En otras palabras, cada una hizo lo contrario de lo que se esperaba.

Veredicto

mr robot, review, gone,

Un capítulo de homenaje a personajes que ya no veremos más y que por esa razón tiene justificación su existir.

Con tantas series que apresuran las cosas solo porque sí, es de apreciar otras que se toman el tiempo sugerido para desarrollar y hacer conclusiones coherentes, incluso con personajes secundarios.

Mr Robot 4×09: Conflict

¡Boom! El hack del siglo se ha logrado y todo está bien en el planeta nuevamente… ¿o no?. Con un show como Mr Robot esto debe tomarse con pinzas, sin embargo el episodio 9 de su 4ta Temporada, y final, es una gran satisfacción para nuestros protagonistas.

Conflict” es el título de este episodio y el conflicto se da desde un principio, en el momento crítico de la famosa reunión del Grupo Deus, incluyendo a Phillip Price y Whiterose.

En un edificio contiguo, Darlene y Elliot (pero en la personalidad de Mr Robot) están vigilando que todo salga bien, lo que significa que todos los miembros estén reunidos en el mismo lugar para poder hackear sus teléfonos. Posterior a ello, podrán vaciar sus cuentas del Banco de Chipre y despojarlos de la hegemonía financiera que los hace tan poderosos.

La reunión

mr robot, conflict, review,

Antes de que se dé la reunión, Price llega al apartamento donde está Darlene y Elliot, y a éste le entrega en una memoria USB los planes del proyecto secreto de Whiterose, lo de esa máquina extraña en el Congo. El misterio de esto seguro nos volará la cabeza en el último episodio.

Al llegar el antiguo CEO de E-Corp a la reunión con Whiterose se da cuenta que los demás no están ahí y que algo raro sucede. Pero quién tiene más nervios es en realidad el ministro de seguridad de China, al amenazar torpemente a Phillip para que le diga los planes de Elliot.

Price con esa sutileza y gracia en su hablar se sienta cómodamente y bebe champagne, esperando que Elliot se encargue de hacer su plan.

Por el otro lado, Mr Robot se da cuenta que algo anda mal también y que Whiterose seguramente movió la ubicación de la reunión. Al rastrearla con ayuda de Darlene, dan con un edificio Cipriani, el verdadero lugar que reúne al 1% del 1% de las personas más opulentas del planeta. Curiosamente, vemos de espalda a un hombre muy parecido a Donald Trump. ¡Buen guiño Esmail!

Misión hacker

mr robot, conflict, review,

Elliot/Mr Robot le dice a Darlene que ella va hacia el edificio y él se quedará vigilando cómo transcurre lo de Whiterose y Price.

Darlene en su forma hábil logra retrasar que estos peces gordos se vayan, al hacer una jugada que a todos nos trae una sonrisa al rostro: Un video de F-Society. Con todo y máscara se hace inmediatamente viral el clip en que menciona a los miembros del Grupo Deus y pide a la gente que los vayan a “saludar” en el sitio donde están reunidos.

Esto, más un pequeño hack a una trampilla en el parqueo, provoca un retraso que sería vital para completar con la difícil tarea.

Desesperación de Whiterose

Elliot, ya volviendo a su persona, en el afán de apresurar las cosas y que nada salga mal, llama a Price a su teléfono para hablar con Whiterose.

La mente maestra detrás del Dark Army trata de convencer a Elliot de que si se detiene con su plan, podrá volver a ver a Angela, a hablar con ella… a revertir lo del pasado. Elliot duda, el propio Price lo hace, sin embargo el joven recapacita y no se deja manipular.

Desde ahí vemos un cambio en el tono mesurado de Whiterose, sobre todo cuando lo empiezan a llamar desesperadamente los miembros del Grupo Deus tras la filtración de los datos por parte de F-Society.

Finalmente decide salir del lugar y llevarse a Price como rehén, pero este último no es nada tonto… Al final es un mercenario que prefiere ver perder al enemigo que ganar por su cuenta.

Ida y vuelta

mr robot, conflict, review,

La adrenalina juega un papel fundamental en la última parte del capítulo, un ida y vuelta entre Whiterose, Price, Elliot y Darlene nos sugiere un viaje de muchísima intensidad.

Segundos de diferencia pudieron haber sido catastróficos; en las pantallas los espectadores vemos códigos de programación y lenguaje tech que casi no comprendemos, pero sí los mensajes que se mandan los hermanos Alderson, al punto del borde y que saben que todo pendía de un hilo.

Pero al final, con los retrasos causados por Darlene más la habilidad de Price, el plan funciona… el hack a todos los teléfonos que necesitaban se cumple, la alerta falsa se envía y como por arte de magia… el dinero de los magnates ha desaparecido.

El poder del Dark Army no existe más.

Adiós Price

mr robot, conflict, review,

Los últimos segundos de Price no pudieron ser mejores. Este personaje que cada segundo en pantalla roba la escena, se fue por la puerta grande a pesar de ser ejecutado como cualquier otro ser humano.

La rabia de Whiterose denota su falta de controlar el tiempo, y es él/ella quien lo mata sin escrúpulos, a la vista de transeúntes en la noche neoyorkina.

En la última secuencia vemos a Whiterose, ya en su verdadera forma como mujer, arreglándose frente a un espejo, mientras se escucha que agentes del FBI están por entrar a la fuerza a la casa. Lo hacen, pero son interceptados por el Dark Army y se escucha una guerra, mientras esta líder no se inmuta.

Veredicto

mr robot, conflict, review,

Debo decir que fue uno de los capítulos que más me mantuvo al borde del sillón. Las técnicas cinematográficas fueron bien usadas, con planos secuencias muy interesantes, así como actuaciones de actores secundarios que estuvieron impecables.

El final se acerca, y con esas personas que habitan en la mente de Elliot (su familia) esperando al “Tercero“, la conclusión de esta serie apunta a ser una obra de arte.

Guadalupe Reyes: ¿Funciona?

Una mala película, hecha con corazón

Dirigida por Salvador Espinosa, y protagonizada por Juan Pablo Medina y Martín Altomaro; llega a cines Guadalupe Reyes, cinta mexicana que aborda el tema de la amistad y la adultez.

La película nos cuenta la historia de Luis y Hugo, amigos de la adolescencia, separados por años debido a los distintos de vida que llevan. Mientras Hugo es hombre que vive de fiesta en fiesta y lleva un estilo de vida muy ligero, Luis es un godín, con una mala relación con su esposa y una vida muy convencional. Por cosas de la vida vuelven a encontrarse y deciden realizar el maratón Guadalupe-Reyes, con la intención de tomar un segundo aire en sus vidas.

Siendo sinceros, cuando tuve la oportunidad de ver esta película realmente esperaba lo peor. No soy nada fanático de las comedias románticas del cine mexicano. Pero la realidad es que me llevú un gran sorpresa al ver esta nueva cinta.

No tan buena…

La realidad es que la película no está bien dirigida. Narrativamente carece de coherencia en muchos momentos, además de que la decisiones que se toman son muy debatibles y poco realistas.

Técnicamente tampoco destaca. La fotografía es básica y no propone nada, además de que la paleta de colores tiene poca unidad entre escenas.

La construcción de personajes secundarios es nula y, sin contar a la esposa de Luis y una compañera de trabajo en su oficina, la realidad es que los demás personajes son poco interesantes y totalmente prescindibles.

…pero

Un punto que sí está bien desarrollado tanto por el director, como por los actores, es la construcción de  sus protagonistas. Ambos terminan su travesía de una manera muy distinta a como los conocimos, pero bajo una línea coherente y que genera empatía hacia ambos personajes.

Por otro lado, el trabajo actoral de Martín Altomaro y Juan Pablo Medina, sin ser sobresaliente, sí es bastante aceptable. Aunque no es tan fácil identificarse con ellos, sí que consiguen caer bien. Además de que la química entre ambos es muy buena, y eso se agradece.

Su mayor acierto

La película comprende que al ser una cinta sobre el Guadalupe Reyes, lo mejor que podía hacer era tomarse las cosas tranquilas y jugar un poco con la película. Y esto se nota.

La película es divertida, no por sus chistes (estos no son divertidos), sino porque la película se burla de sí misma. No trata de ser pretenciosa o querer que la audiencia la tome en serio, como pasa con otras producciones comerciales del cine mexicano. Esta película entiende que el nicho está muy marcado, pero que la manera de atraer a personas que no disfrutan de este tipo de cine, es justamente dándoles una película de qué burlarse. Y no digo esto de manera negativa, sino como elogio.

Veredicto

Guadalupe Reyes es naturalmente mala, pero está hecha con tanto corazón y tanta humildad, que le terminas agarrando cariño.

Posiblemente pueda recibir el mismo hate que muchas otras películas; pero yo, como una persona que critica duramente a las comedias románticas mexicanas, puedo decir que la verdad no me la pasé mal viéndola.


Cinéfilas y cinéfilos, cuéntenos qué les pareció Gaadalpe Reyes