¡Alfonso Pineda y la diversidad en Dos más dos!

Hablamos con Alfonso Pineda sobre su más reciente película: Dos más dos.

Alfonso Pineda Ulloa es un director mexicano que recientemente nos entrego la cinta Dos más dos: la cual tiene como protagonista al matrimonio de Sara (Adriana Louvier) y Enrique (Arath de la Torre), el cual se encuentra en problemas hasta que su amiga Lucy (Tessa Ia) les aconseja tener una relación abierta.

Con respecto al filme conversamos con Alfonso Pineda Ulloa, cineasta originario de la Ciudad de México, quien estudió en la Escuela Activa de Fotografía y en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, esto antes de obtener una maestría en cine y televisión por la Universidad de California en Los Ángeles.

El director nos contó que su pasión por el cine comenzó gracias a un amigo que era el nieto de Gilberto Martínez: reconocido cineasta que dirigió algunas de las películas de Tin Tan (Germán Valdés). Sumado a esto, Alfonso Pineda nos reveló que desde sus catorce años pasó varios veranos en sets de grabación, lugar del cual ya no quería salir pues “Te pica un bicho, y después no hay forma de que te lo quites”.

Alfonso Pineda

Predicamentos de la industria actual

Al observar la trayectoria de Alfonso Pineda podemos apreciar que ha hecho producciones para el cine y la televisión, sin embargo él se siente más cómodo haciendo películas, pues argumenta que allí hay mucho más tiempo para construir una visión mucho más personal.

En contraposición, el director reflexiona que en la televisión tienes que adaptarte a lo que las plataformas streaming están pidiendo, sin embargo menciona que este medio ha permitido que la variedad de historias sea mayor.

Tras lo anterior, el cineasta en cuestión reflexionó en torno a porque la comedia es un género cinematográfico con el cual conecta el público mexicano, predicamento al cual contestó lo siguiente:

“Creo que vivimos en un país con muchos problemas socioeconómicos y políticos, todos/as sabemos que hay mucha violencia, es un país con feminicidios, narcotráfico, y hay mucha pobreza. Y pienso que la comedia nos da un escape para reírnos”.

Alfonso Pineda

Predicamentos de la industria actual

Dos más dos es una comedia brillante ya que los/as personajes están siempre dispuestos/as a reírse de sí mismos/as y sus crisis, lo cual a su vez nos entrega una narrativa muy íntima, donde vemos a un personaje como Enrique (Arath de la Torre) lidiar con la idea de que es pésimo amante, esto después de haber descuidado por años su relación.

Al respecto de esto último, Alfonso Pineda piensa a la audiencia mexicana podrá identificarse con cualquiera de los personajes, pues en esta historia puedes encontrar “al cincuentón, la abogada, la esposa que va a llegar a los 40’s, y hasta la chavita de 21 años que no cree en el matrimonio”.

Frente a esta situación, el directo en cuestión piensa que el “cine es un reflejo de la sociedad y tiene la obligación de representar a todos/as”, razón por cual Dos más dos incorpora un amplio abanico de personas que van desde aquellas pertenecientes a la comunidad trans hasta nuestros/as abuelos/as.

De esta manera, Alfonso espera que la diversidad en la cinta permita que la audiencia mexicana pueda disfrutarla más.

Y tú cinéfila y cinéfilo, ¿Qué te pareció la más reciente película de Alfonso Pineda?

¡Magali Boysselle y la terapia en Oscuro Deseo!

Platicamos con Magali Boysselle, la terapeuta de la serie Oscuro Deseo en Netflix.

La actriz mexicana Magali Boysselle lleva más de 20 años laborando en la industria, donde ha participado en reconocidos programas como Los Sánchez, y en afamadas películas como el remake de Hasta el Viento tiene Miedo, en el cual comparte protagonismo con Martha Higareda, y su más reciente proyecto es la segunda temporada de la serie de Netflix: Oscuro Deseo.

Este último titulo protagonizado por Maite Perroni, y dirigido por Epigmenio Ibarra y Kenya Márquez, nos cuenta la historia de una profesora universitaria, la cual tendrá un giro de 180 grados en su vida después de enamorarse de un hombre mucho más joven que ella.

Y en esta segunda entrega del programa, Magali Boysselle interpreta a la psicóloga de su protagonista, a la cual de define como una personaje verosímil y divertida, a quien logra dar vida “partiendo desde la verdad para encarnar al personaje, ese el arte de actuar, es cómo se logra que un público te crea y no rayar en la caricatura“.

Magali Boysselle

Los personajes te buscan

Antes de ser actriz Magali Boysselle quiso ser psicóloga en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero gracias a una clase de actuación tomó la decisión de cambiar de carrera. Curiosamente, ahora da vida a una terapeuta y al respecto nos comentó lo siguiente:

“Tú no buscas a los personajes, ellos/as te encuentran a ti, los/as personajes siempre tienen algo de ti al crearlos. Eres tú propio material de trabajo, inevitablemente te reconoces en algo y también encuentras algo de ti que no conocías”.

Dicho lo anterior, la histrionisa confesó que basó su personaje en una psicóloga real que trabaja en la fundación MAM (Mujeres Apoyando Mujeres), mencionando que la versión de ficción de la misma vivió algo similar a lo experimentado por el personaje de Maite Perroni, razón por la cual se dedica a empoderar mujeres, y según Magali Boysselle la creación de este trasfondo en su personaje fue resultado de una exploración propia:

“No me tocó un personaje muy rico hablando a nivel actoral, pues es alguien con con pocos rostros o muy claro, tampoco tenía un universo muy amplio, y mi reto fue darle la mayor ventaja posible al personaje”.

Magali Boysselle

¿Qué nos atrae de Oscuro Deseo?

Tras mencionar que lo que más disfrutó en las filmaciones fue la relación forjada con el equipo creativo, la susodicha actriz argumentó que la terapia es un proceso muy humano que no sólo está encaminado a las mujeres, sino a cualquier persona, y dialogó sobre el porque las historias trágicas y con líos amorosos como Oscuro Deseo llaman la atención de la audiencia:

“El conflicto es más interesante, sin conflicto no va a haber acción, tan sólo hay que pensar en Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, de lo contrario estaríamos viendo comedias románticas u otro tipo de género, incluso un cuento de hadas. Es más interesante ver en pantalla una relación conflictiva que una sin problemas”.

Más proyectos

Para finalizar la conversación, Magali Boysselle nos contó que también podremos verla en la película ¡Qué Despadre!, en la cual interpreta a la divertida cuñada de Pedro -personaje a quien da vida Mauricio Ochmann-, y además tendremos la oportunidad de disfrutar su trabajo en la novela Los Ricos También Lloran.

Cinéfilas y cinéfilos, ¿Cuál es su interpretación favorita de Magali Boysselle?

¡Joshua Okamoto y la reinvención de Sexo, Pudor y Lágrimas!

Conversamos con Joshua Okamoto sobre Sexo, Pudor y Lágrimas 2.

Dirigida por Antonio Serrano, Sexo, Pudor y Lágrimas se estrenó en 1999 y tuvo un gran recibimiento de parte del público mexicano, a tal grado que se presentó en cartelera durante 27 semanas seguidas, esto debido a que además de retratar a la sociedad mexicana de los noventas, abordó temas tabú nunca antes vistos en la cinematografía nacional.

Tras más de 20 años del lanzamiento del primer filme, Sexo, Pudor y Lágrimas 2 llega este febrero con una nueva generación de actores que se incorporan a una nueva trama, lo que muestra una nueva mirada generacional que podemos ver mediante HBO Max.

Al elenco de este nuevo largometraje dirigido por Alonso Iñiguez se une Joshua Okamoto, , quién le da vida a “El Fichas”: un dueño de un bar donde junto al Güero (Nacho Hahhan) atiende a los/as protagonistas de filme, y con el cual Fuera de Foco tuvo la oportunidad de platicar.

Joshua Okamoto

La importancia de la película

Joshua Okamoto es originario de Guadalajara, Jalisco, ciudad donde se involucró en el arte escénico, arte que posteriormente lo llevaría a mudarse a la Ciudad de México para estudiar la carrera de Actuación y Artes Escénicas en CasAzul de Argos.

Su primer acercamiento a la franquicia de la que ahora forma parte fue a los 15 años, pero su perspectiva sobre el filme en cuestión cambió cuando audicionó para Sexo, Pudor y Lágrimas 2, sobre la cual reflexionó:

“Parte del éxito de la primera cinta es el maravilloso elenco con el que cuenta, la historia se estrena en un contexto noventero, y muchos temas hasta el momento no se habían tocado en la pantalla grande, es ahí cuando marca un antes y después para la cinematografía mexicana, y lo que sucede ahora con la nueva entrega es que toma ese discurso, y lo hace vigente a la hora de relacionarnos en una manera sexo afectiva”.

A excepción de Tomás (Demián Bichir), todos los protagonistas de la primera entrega se incorporan a la segunda película, y esto le permite a la narrativa dialogar sobre cuanto puede evolucionar el ser humano a lo largo de 20 años, tal y como reflexiona Joshua Okamoto:

“Es interesante ver a los personajes 20 años después, aunque evidentemente Tomás no se encuentra porque está muerto su figura es un gran detonador de la acción para esta segunda parte, todo gira entorno a él, por eso diría que Tomás es uno de los personajes que más gustan”.

Joshua Okamoto

Espacios para una mayor diversidad

Joshua Okamoto nos contó que su mayor desafío para dar vida a ‘El Fichas’ fue: “encontrar una energía que fuera, elocuente, divertida, ágil, ligera, y que no rayara en la caricatura, llegar a ese lugar desde lo verosímil”, y al respecto del elenco nuevo que se suma a la historia comentó que el mismo le permite al relato “abrir nuevas narrativas que cuestionen la problemática de la historia principal”.

Parte de estas nuevas perspectivas que muestra el filme es la presencia de Sam: una mujer transexual que es amiga de ‘El Fichas‘, en ese sentido Joshua Okamoto reflexionó sobre la importancia de comenzar a incorporar mayor diversidad de personajes al cine mexicano:

“Cómo diría mi amiga Valeria Becerril: ‘Lo qué se muestra en pantalla forma cultura’, en ese sentido, que los/as espectadores/as puedan ver representados más personajes hace que nuestro diálogo como personas pueda ser diferente, no sólo de la comunidad transexual sino de todo espectro humano”.

¿Hemos avanzado?

En la primera cinta de los 90’s ya se podían apreciar las relaciones sexo afectivas y disfuncionales en México, pero a más de 20 de años ¿esto sigue siendo un tabú? Joshua Okamoto piensa que hemos avanzado:

“Creo que si hemos avanzado, sin embargo nos siguen persiguiendo las mismas preguntas respecto al amor, nuestra generación esta construyendo su propio discurso, nos hemos dado cuenta que muchas veces una estructura de relación tradicional no funciona, y estamos en búsqueda de otras formas de relacionarnos”.

Más allá de esta producción podemos encontrar a Joshua Okamoto en la tercer temporada de Control Z, y propiamente también se incorpora al teatro gracias a la obra: El niño que se comió la servilleta del sandwich, la cual podremos encontrar en El Centro Cultural del Bosque de junio a julio del 2022.

Cinéfilas y cinéfilos, ¿Qué opinan?

You Temporada 3: ¿Cómo ha cambiado Joe Goldberg?

You estrenó su tercera temporada, ¿estuvo al nivel de sus antecesoras?

Desde su estreno You se convirtió en una de las series más polémicas de Netflix gracias a su protagonista Joe: quien posee un perfil psicópata que refleja en sus asesinatos pero al mismo resulta un personaje encantador, lo que forja una sensación de incomodidad que muy pocas producciones en la actualidad logran.

En este contexto la serie estrenó su tercera temporada el pasado 15 de octubre, ¿y qué pasó en la producción protagonizada por Penn Badgley y Victoria Pedretti? ¿Fue igual de impresionante que entregas pasadas? ¡Te contamos todo lo que sucedió!

You

El planteamiento

En la temporada pasada podemos ver que Love (Victoria Pedretti) cocina y se dedica a la pastelería cuando está estresada, así que cuando la vemos realizando esta actividad en la nueva entrega ya conocemos que la susodicha no se encuentra del todo bien. Por otro lado, Joe (Penn Badgley) no está del todo contento de que su esposa sea tan peligrosa como él.

Así en la trama de esta nueva entrega vemos a la pareja y su vida en matrimonio, en donde ambos quieren dejar el pasado por el amor que le tienen a su hijo, pero esto les dura poco cuando Joe conoce a su nueva vecina y Love encuentra a una primera víctima.

Posterior a cometer sus crímenes prometen volver a la estabilidad pero esto vuelve a cambiar cuando Joe conoce a su jefa Marianne, con quien trabaja en la biblioteca del pueblo y siente una conexión ya que ambos tuvieron una difícil infancia, además ambos profesan un gran amor por los libros y sus hijos. De hecho Marianne es una drogadicta en rehabilitación que busca tener la custodia de su hija que su ex pareja le quitó.

Conforme la historia sigue avanzado Love intenta encender la llama de su matrimonio, esto al mismo tiempo que les vemos relacionarse con otra pareja, ante quienes buscarán ocultar sus crímenes.

You

¡Problemas en francés!

Por otro lado, la obsesión de Joe por Marianne crece al grado de que ve como un intruso a su ex pareja, por lo que decide asesinarlo en un movimiento que es descubierto por Love, quien se da cuenta que la han estado engañando y decide paralizar a Joe con un veneno. Acto seguido le pide a Marianne que llegue a casa de ambos e igualmente es envenenada, sin embargo Love piensa que es buena persona y simpatiza con ella por el hecho de ser madre, por lo que decide dejarla con vida, pero le advierte el tipo de persona que es Joe.

Tras esto descubrimos que Joe inyectó una dosis del mismo veneno a Love, y busca culpar a la misma de todos los asesinatos realizados, por lo que escribe una carta al vecindario de Madre Linda donde ella admite los crímenes y posteriormente su suicidio. A lo que procede a incendiar el hogar.

Joe queda una vez más libre y va en búsqueda de Marianne a París: lugar donde la susodicha nació y a donde quería irse con su hija. Así Joe entrega a su primogénito a su compañero de trabajo Dante y su esposa. Finalmente vemos a Joe en París con una nueva identidad, lo que nos hace preguntarnos: ¿Marianne estará preparada para lidiar con el protagonista? ¿O decidirá creerle que es inocente?

You

¿Igual de buena que sus antecesoras?

Una de las grandes virtudes de esta temporada de You es la versatilidad en el rango actoral del elenco, quienes también representan una amplia diversidad: vemos a personas afrodescendientes, una pareja gay, y matrimonios que exploran mucho más allá de la monogamia.

Por otro lado como audiencia dejamos de simpatizar con los/as personajes, y las acciones que van tomando conforme avanza la serie nos parecen más inverosímiles, esto a diferencia de lo que ocurría en la primera temporada, donde Joe lograba que el espectador se sintiera incómodo porque desde su vulnerabilidad podías creerle las acciones que realizaba, sin embargo en esta nueva entrega todo se vuelve irreal.

Cinéfilos y cinéfilas, ¿Qué les pareció la nueva temporada de You?

¿Cómo han evolucionado las Princesas Disney?

Las princesas Disney han experimentado una interesante evolución a lo largo de los años, ¿cómo ha sido la misma?

En 1937 Walt Disney adaptaría a la pantalla grande el cuento de los Hermanos Grimm protagonizado por Blancanieves. Este sería el inicio de uno de muchos éxitos fílmicos que convertirían a la compañía del ratón en una de las más grandes del mundo, por lo que sus producciones pasarían a ser parte de la canasta básica de la cultura general y reproduciendo arquetipos patriarcales en las princesas que hasta hace poco comenzaron a cuestionarse.

Posterior a la Gran Depresión de la economía estadounidense en 1929 se buscó que las mujeres remuneradas económicamente volvieran a sus hogares, así la representación de BlancaNieves en 1937 fue la de una mujer de voz y belleza angelical que realizaba todo los labores del hogar y sólo esperaba la llegada de su Príncipe Azul.

Esto no cambió en los filmes de los 50’s protagonizados por la Cenicienta y Aurora: quienes eran felices realizando las tareas del hogar y su máximo sueño era encontrar el amor. Disney le vendió a las masas el arquetipo de mujer ideal sustentado en cuatro principios: belleza, dulzura, bondad y carácter sumiso.

Princesas Disney

Los cambios de paradigma en los 90’s

Las cosas comenzaron a cambiar un poco para las princesas Disney cuando en 1989 llegó La Sirenita y con ello Ariel: quien a pesar de que continuaba siendo dulce, bella y deseaba casarse, la susodicha entra en conflicto con su mundo por no seguir lo aceptado por la sociedad. Su curiosidad la lleva a tener sueños propios y pasa a ser una protagonista más activa.

A pesar de esto Ariel pasa del cuidado de su padre al de un cangrejo (Sebastián) y finalmente al de su amado Príncipe Eric, lo que continua perpetuando los arquetipos patriarcales como señala el crítico cultural Henry Giroux:

“Aunque las niñas puedan estar encantadas con la rebeldía adolescente de Ariel, al final están firmemente dispuestas a creer que el deseo, la capacidad de elegir y la autodeterminación están estrechamente unidos para atrapar y amar a un hombre atractivo.”

Posteriormente llegaría Bella, quien tiene una pasión por el conocimiento pero igualmente su máximo logro termina siendo en el terreno amoroso. Lo mismo que sucede con Jasmine quien decide rechazar el matrimonio y escaparse de su palacio hasta que se enamora de Aladdín. Disney continua representando a una mujer con aspiraciones que terminan siendo la princesa de un príncipe.

Bella y Mulán son valientes y simbolizan la independencia / búsqueda de identidad hasta que acaban casándose, y en el proceso siempre son acompañadas por guardianes masculinos: Din Don y Lumiere cuidan de la primera mientras Mushu y el Grillo de la suerte hacen lo propio con la segunda.

Y luego llega Pocahontas: quien sigue los arquetipos de belleza y dulzura, pero es mas fuerte, voluptuosa y seductora. Su bondad esta ligada a la naturaleza lo que la lleva a ser cuidadora de su pueblo, y termina siendo la primera mujer que no elige casarse con un hombre al final del relato: una clara ruptura en los paradigmas de las Princesas Disney.

Princesas Disney

Una representación digna

En 2009 conoceríamos a Tiana: la primera princesa que tiene un trabajo remunerado, aspiraciones laborales, no cree en los cuentos de hadas y representa a la comunidad afrodescendiente, esto último resulta algo curioso porque el mismo año en que esta cinta fue producida Barack Obama fue elegido presidente en Estados Unidos.

Luego llegaría Rapunzel quien continuaría perpetuando los arquetipos de la feminidad, aunque es la primera que tiene un amigo y no un guardián: aspecto que rompe con los estereotipos de que una mujer no puede cuidarse sola.

Con el estreno de Valiente en 2009 se nos presentaría a Merida, quien es un antes y después en las princesas Disney al no representar el tópico en torno a la belleza occidental: es pelirroja, no tiene una cintura de avispa, su cara es un poco más redonda. Además su mamá la lleva a cuestionar las normas y en consecuencia a romper con todo lo establecido.

A este grupo de princesas que se empoderan desde la reivindicación se les une Elsa y Ana de Frozen, quienes son dos hermanas con distinto carácter y propósitos: Elsa no es rebelde y tiene un interés amoroso, totalmente lo opuesto de Ana. Y el filme nos señala que ambos caminos son válidos porque provienen de los decisiones propias de sus protagonistas.

Disney ha logrado evolucionar en sus relatos junto a las nuevas generaciones y en los últimos años nos ha entregado Princesas Disney que reflejan mejor las preocupaciones y anhelos femeninos lejos de los arquetipos patriarcales.

Princesas Disney
Cinéfila y cinéfilo, ¿Cuál es tu princesa de Disney favorita?

Cruella: ¿Cómo ha evolucionado a través de los años?

Tras el estreno de Cruella, es un buen momento para repasar la evolución de la personaje en el cine.

Creada por el dramaturgo británico: Dodie Smith, Cruella es una personaje de la novela Los 101 dálmatas (escrita en 1956). Tras la adaptación de esta historia a la pantalla grande, la susodicha se convirtió en una de las villanas más famosas de Disney, esto debido a su obsesión por los abrigos de pieles de animales.

Cruella ha aparecido en una gran variedad de adaptaciones a la pantalla grande, entre las cuales se encuentran dos películas animadas de Disney, una serie de televisión, y dos live action, donde Gleen Close y Emma Stone le han dado vida.

Si bien su obsesión con los dálmatas siempre la ha caracterizando, una constante de sus apariciones es su evolución como personaje. Ahora que Emma Stone se encuentra interpretando a la susodicha, la amamos más que nunca, por lo que es una buena oportunidad para hacer un repaso sobre su personaje.

Cruella

En la novela, Cruella era una mujer socialité que transmitía calma, se le conocía por tener la bocina de coche más ruidosa en Londres, y estar casada con un hombre rico, aparentemente no por amor.

En la película de 101 dálmatas de 1961, su presencia era tan fuerte que se le compuso su propio tema musical. Marc Davis fue el culpable del diseño de la protagonista: su icónico cabello despeinado, su temperamento, el lápiz labial y su abrigo rojo. Mientras que Bill Peet, eliminó a su gato y esposo existentes en la historia original.

Así Cruella se convirtió en una mujer revolucionaria para su época: soltera / sin hijos por elección, y con objetivos bien marcados, en los cuales no permitirá que nada ni nadie se entrometan.

Cruella de Vil será llevada a la pantalla grande con una película | Emol.com

¿De dónde nace la moda?

El amor de la personaje por la moda, nació en la adaptación de 1996 bajo la interpretación de Gleen Close, donde la histrión portó una vestimenta que equilibra la comedia y un atractivo sexual. En una entrevista, la actriz confesó que para lograr la tonalidad de su personaje, le resultaba mejor comportarse de mala manera.

Richard Keen: profesor de psicología en Converse College, ha estudiado el atractivo de los/as villanas/os, y sus resultados nos dicen que dicho sentimiento que generan en nosotros, se debe a una respuesta contra el sistema que nos impone odiarlos, pero también tenemos que sumar, que los/as mismas/os, regularmente son interpretados/as por personas carismáticas.

Actualmente Emma Stone ha vuelto a dar vida a Cruella, esto en una película ambientada en los 70’s, que nos explica las motivaciones que forjaron la identidad que todos/as amamos.

Cruella
Cinéfilas y cinéfilos, ¿Cuál Cruella es tú favorita?

Oscars 2021: ¿Los primeros resultados de la diversidad?

Históricamente los Premios de la Academia han sido reconocidos por su falta de representación femenina, pero en los Oscars 2021 eso está cambiando.

Sin duda, uno de los grandes problemas que todavía tiene que enfrentar los Premios Oscar es la falta de representación de mujeres en las categorías más predominantes. Por ejemplo, el año pasado la lista incluía a los directores Bong Joon-ho, Sam Mendes, Todd Phillips, Martin Scorsese y Quentin Tarantino, ninguna mujer. A pesar de que Mujercitas, la película dirigida por Greta Gerwig, estaba nominada a todas las categorías más importantes, incluyendo Mejor Guión Adaptado y Mejor Película.

En los 93 años que llevan Los Oscars existiendo, tan sólo cinco directoras han sido nominadas desde sus inicios en 1929. La primera mujer en ser nominada a Mejor Dirección fue Lina Wertmuller por Pasqualino Siete bellezas en 1976. 17 años después, Jane Campion consiguó una nominación por The Piano. Otra década tuvo que pasar para que Sofia Coppola en 2003 fuera nominada por Lost in Translation. La cuarta nominación la obtuvo Kathryn Bigelow en 2010 por The Hurt Locker, marcando un punto importante en la hisyoria ya que Bigelow se convirtió en la primera (y única) mujer en llevarse el galardón. Finalmente, 7 años después del “histórico suceso”, Greta Gerwig obtuvo su primera nominación por la película Lady Bird.

Los Premios de la Academia son un sistema que ha ido avanzando con bastante lentitud. Y sin embargo, los pequeños pasos que toman para encaminar un sistema más inclusivo son recibidos de manera mixta, pues mientras para algunos es una imposición de lo “políticamente correcto”, otros dicen que simplemente son acciones cosméticas y que no representan cambios sustanciales para la industria de Hollywood.

En últimas fechas, sin embargo, la presión por mejorar las condiciones laborales y de representación femenina en los Óscars, los cuales han resonado y tienen un significado mucho más profundo. ¡Te platicamos sobre ellos!

Oscars 2021

El discurso de Frances McDormand

En los Premios de la Academia de 2018, Frances McDormand aprovechó su discurso al ganar el premio como Mejor Actriz para pedir que todas las mujeres nominadas presentes se pusieran de pie para llamar la atención sobre la falta de mujeres representadas.

“Miren alrededor, damas y caballeros, porque todos tenemos historias que contar, y proyectos que necesitamos financiar. No nos hablen de ellos en la fiesta de esta noche, invítenos a sus oficinas en un par de días, o vengan las nuestras según les convenga mejor, y hablemos sobre ellos. Tengo dos palabras que compartir con ustedes esta noche: Inclusion rider

Los “inclusion rider” son cláusulas incluidas en el contrato de un artista que asegura haya un cierto nivel de diversidad al momento de administrar los castings y elegir al equipo de producción. Esta idea fue creada en 2016. Sin embargo, de acuerdo a un artículo de The New York Times, estas cláusulas no eran utilizadas con frecuencia y muchos dentro de la industria ni siquiera sabían que existían. McDormand, al aprovechar su discurso (y a pesar de que se había enterado de la existencia de los inclusion riders una semana previa al evento) sin duda fue una llamada de atención a los Oscars.

Este discurso fue un gran llamado de atención que resonó muchísimo, especialmente por la creciente presión del grupo Time’s Up impulsado por el movimiento #MeToo. A partir del discurso de McDormand, los Óscars comenzaron a reformar sus reglas y aceptar más voces dentro de su jurado. La presión ha sido tanta, que justamente este año anunciaron nuevas reglas que pretenden asegurar que las cintas que nominen cumplan estándares de inclusión y aseguren que más personas hayan involucrado su voz en estos proyectos.

El discurso de McDormand y la presión de la industria hicieron que en 2021, los Oscars por fin respondieran de manera favorable. El pasado lunes, se anunció que las directoras Chloé Zhao y Emerald Fennel obtuvieron cada una una nominación a la categoría de Mejor Director, la primera vez en 93 años que se nominan a dos mujeres en la categoría el mismo año.

Oscars 2021

Chloé Zhao y Nomandland

Chloé Zhao, directora que se dio a conocer por la película “Nomadland”, (la cual también está estelarizada por Frances McDormand), cuenta la historia de una viuda que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos. La película le valió a la directora el premio a mejor directora en los Globos de Oro en febrero y en ser la primera mujer asiática en ganarlo. Fue la primera vez en la historia de los Globos de Oro que tres mujeres fueron nominadas en la categoría.

Actualmente, Zhao está a cargo de la película de superhéroes de Marvel “Eternals”, que tiene fecha prevista para noviembre, lo que también supone puede ser la primera directora en ser nominada dos veces.

Oscars 2021

Emerald Fennell y Mujer joven prometedora

Por otro lado tenemos “Mujer joven prometedora”, escrita y dirigida por Emerald Fennell, cuenta la historia de Cassie (Carey Mulligan), quien jura vengarse de todos los hombres que estuvieron involucrados en el abuso sexual de su mejor amiga. La historia fue nominada a cuatro Globos de Oro, incluyendo mejor director y mejor película.

¿Qué pasa si alguna de ellas gana en los próximos Oscars? La ganadora simplemente se convertirá en la segunda directora en haber ganado la estatuilla de Mejor Director desde 2010. Sin embargo, el hecho de que historias con una perspectiva de género tan marcada estén nominadas, simboliza que la industria sí está cambiando. Y posiblemente, el siguiente año Los Oscars se aventuren más a nominar nuevas historias de nuevas directoras.

Oscars 2021

Dos mujeres afrodescendientes nominadas a Mejor Actriz

Desde el año 1973 en donde Diana Ross fue nominada por Lady Sings the Blues y Cicely Tyson por Sounder, no se habían presentado otro par de actrices afrodescendientes nominadas en la categoría principal de una misma edición de los Premios Óscar.

Esto último gracias a que Viola Davis y Andra Day se encuentran postuladas a Mejor Actriz, la primera por su interpretación como Billie Holiday en la película The United States vs. Billie Holiday, mientras la segunda fue considerada gracias a su papel como Ma Rainey en Ma Rainey’s Black Bottom.

En los más de 90 años que se han entregado los premios, sólo ha existido una ganadora afrodescendiente como Mejor Actriz: Halle Berry por su trabajo en Monster’s Ball (2001).

Cinéfilo y cinéfila, ¿Quién crees que se llevará el premio a Mejor Dirección?

¡Lo que debes saber de Marie Curie antes que llegue a Netflix!

La cineasta Marjane Satrapi vuelve a la silla de dirección, adaptando la historia de Marie Curie.

Este 15 de abril, Netflix estrena la película Marie Curie, la cual es dirigida por la escritora Marjane Satrapi -conocida por su famosa novela gráfica Persépolis– y protagonizada por Rosamund Pike (Descuida, yo te cuido).

La novela gráfica: Persépolis, convirtió a Satrapi en la voz más conocida del exilio iraní. Nacida en 1969 en el seno de una familia progresista de Teherán, la cual tras la revolución de 1979 en su país natal, envío a la artista al Liceo Francés en Viena, donde tras graduarse en la carrera de Bellas Artes, se marchó a Francia para vivir en París.

En 2007 Satrapi adaptó a la pantalla grande: Persépolis, obteniendo una candidatura a la Palma de Oro y consiguiendo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, pero además de este filme también a dirigido otros como Pollo con ciruelas (2005), La banda de los jotas (2012) y Voices (2014).

En la actualidad, la cineasta ha decidido adaptar la historia de Marie Curie, mujer pionera en la física, matemática y química, tomando su historia para contarnos las dificultades por las que tuvo que pasar la científica en un mundo patriarcal, y dar a conocer su descubrimiento en torno a la radioactividad.

Bajo la interpretación de Rosamund Pike vemos a una mujer que hizo evolucionar la ciencia, recibiendo dos Premios Nobel: el primero en 1903 en el ámbito de la física, y el segundo en 1911 bajo la categoría de química, esto gracias a descubrir el radio y el polonio.

Curie

Sobre el filme

Sobre la película titulada en su idioma original como Radioactive, Satrapi mencionó para el portal Cineuropa, que al leer sobre la historia de Curie no conocía el movimiento nacionalista y racista que se alzó contra ella, tampoco sabía nada sobre su participación en la Primera Guerra Mundial.

También dijo que le gustaba que la científica no siempre fuera simpática, porque aceptamos muy fácil ese tipo de comportamientos en un genio” masculino, tal es el caso de Picasso que se sabe trataba mal a las mujeres, mientras por otro lado se espera que las mismas tengan otro tipo de comportamiento, y Curie luchaba contra esto.

Sobre la elección de Rosamund Pike como la protagonista expuso lo siguiente“Si eres inteligente puedes fingir ser estúpido, pero lo contrario es muy difícil. No funciona en ambos sentidos. Cuando conoces a Rosamund ves a una mujer muy hermosa, alta y rubia, pero además es un cerebro con patas.”

En otras entrevistas, la realizadora también comentó que su madre quería que fuera una mujer independiente, y Curie junto a Simone de Beauvoir fueron sus ejemplos a seguir, por lo que leyó toda la correspondencia y diarios de la primera, encontrando a una mujer dura: “Curie es una mujer directa, que no se compromete, que tiene una integridad que he visto pocas veces y si piensa que algo no es correcto lo dice, dándole igual lo que piensen los demás.”

Curie

Datos curiosos sobre Marie Curie:

  • El elemento de la tabla periódica: Polonio, lleva este nombre porque Marie Curie lo descubrió en Polonia.
  • Cuando la científica se casó, usó su atuendo de laboratorio azul marino, en lugar de un vestido de novia blanco. 
  • Para poder pagarse sus estudios de física, matemáticas y química en la Universidad de París, Curie daba clases particulares de noche, pero era muy poco dinero, por lo que sólo comía té, pan y mantequilla, pasando por hambre con tal de poder terminar sus estudios.
  • El 4 de julio de 1934 , Marie Curie murió a causa de anemia aplásica causada por la exposición prolongada a la radiación. Los efectos nocivos de la radiación ionizante no se conocían en ese momento.
  • Los restos de Curie fueron trasladados al Panteón de Hombres y Mujeres Ilustres de París. El entonces presidente: François Mitterrand, destacó que Curie ingresaba en el susodicho lugar por «sus propios méritos»: siendo la primera doctora en Ciencias, la primera profesora en la Sorbona, y también la primera persona en recibir dos premios Nobel.
Cinéfilo y cinéfila, ¿Verán la nueva película sobre Marie Curie?

Salvador Toscano: ¡La historia del primer cineasta mexicano!

Salvador Toscano fue el primer cineasta del país, ¿Deseas conocer su historia? Aquí te la contamos.

Salvador Toscano nació en 1872 en Zapotlán el Grande, Jalisco, pero tras la muerte de su padre, él junto a su madre y hermano se mudan a Guadalajara. Años más tarde en su juventud viajaría a la Ciudad de México, donde en 1897 se graduaría de la Escuela Nacional de Ingenieros como topógrafo e hidrógrafo, y a la vez comenzaría a estudiar leyes, graduándose con la tesis: Derecho y organización social de los aztecas.

Sería hasta 1986 que leyendo la revista Le Nature se interesaría por el cine, esto gracias a un artículo sobre el cinematógrafo de los hermanos Lumiére. Pensó en importar dicho artefacto y aunque pagándolo a plazos, lo logró. Así uno de los primeros aparatos cinematográficos llegó a México.

En octubre de 1897, en compañía de Carlos Mongrand y en la primera sala de cine en el país -ubicada en el número 17 de la calle Jesús María de la Ciudad de México-, Toscano comenzó a proyectar los filmes de George Méliès y cortometrajes de los Lumière, los cuales contaban con acompañamiento musical proporcionado por un fonógrafo Edison.

Toscano

Su trabajo como cineasta

A falta de nuevo material, Toscano comenzaría a filmar por su cuenta pasajes de la cotidianidad mexicana, por ejemplo filmó el Zócalo, la inundación de la ciudad de Guanajuato en 1905, y a Fra-Diábolo: un personaje sordomudo que al pasear por la Alameda intentaba enamorar mujeres. 

Posterior a estas grabaciones, Salvador realizó el primer largometraje en México: una ficción basada en el personaje de Don Juan Tenorio, drama romántico publicado en 1844 por José Zorrilla, la cual fue protagonizada por el famoso actor Paco Gavilanes.

En 2012 la UNAM publicó que el archivo de su obra cuenta con más de 300 rollos que retratan la historia nacional, donde entre sus trabajos más importantes se encuentran: las fiestas del centenario de la Independencia, la toma de Ciudad Juárez, la Decena Trágica y algunas escenas del conflicto armado protagonizadas por Pancho Villa y Emiliano Zapata, material que fue editado por su hija: Carmen Toscano bajo el título de Memorias de un mexicano.

Gracias a las aportaciones y el empeño de Salvador Toscano Barragán, el gobierno comenzó a dictar las primeras leyes proteccionistas de la producción cinematográfica autóctona, creando el Instituto Nacional del Film, inclusive en la actualidad una de las salas de la Cineteca Nacional lleva su nombre. Sin duda fue un pionero del cine mexicano.

Toscano

Y tu cinéfilo y cinéfila, ¿Conocías a este pionero del cine mexicano?

Peter Pan y Wendy: ¿Cómo será el Live Action?

Peter Pan y Wendy es uno de los live action de Disney más esperados, pero ¿cómo será su adaptación?

Hace un par de semanas comenzó el rodaje del Live Action de Peter Pan y Wendy: la novela escrita por James Matthew Barrie que en 1953 se llevó a la animación y convirtió en un clásico de Disney.

La historia de Peter Pan esta inspirada en los hermanos Llewelyn Davies, quienes eran amigos de James Barrie durante su infancia, junto a los cuales representaba pequeñas obras de teatro a manera de juego, lo que a la postré daría vida al niño que no quería crecer y el país de Nunca Jamás.

Si bien Peter Pan inició como una obra de Teatro en el Londres del siglo XX, este relato ha sido adaptado en diversas ocasiones al cine, entre las cuales podemos encontrar el filme mudo de Paramount Pictures en 1924, la versión animada de Disney en 1953 y el Iive action a cargo de Steven Spielberg en 1991: en donde Robin Williams dio vida al protagonista en compañía de Gwyneth Paltrow como Wendy, Dustin Hoffman en la piel del Capitán Garfio y Julia Roberts en el papel de Campanita.

Pero, ¿qué podemos esperar de la nueva adaptación?
Peter Pan

De vuelva a Nunca Jamás

Sobre la sinopsis del filme, se conoce que Peter Pan y Wendy es una historia atemporal que sigue a una niña que tiene problemas con sus padres, los cuales quieren que estudie en un internado, por lo que Wendy viaja junto a sus hermanos al mágico país de Nunca Jamás. Allí conocerá a Peter, una hermosa hada y un malvado Capitán Garfio, que les llevarán a vivir un montón de aventuras.

Peter Pan y Wendy aún no tiene fecha de estreno, sin embargo la productora confirmó que podrá verse directamente en Disney+ para el 2022.

Peter Pan

¿Cuál será el cast de la película?

Ever Anderson y Alexander Molony protagonizarán el filme dando vida a Wendy y Peter respectivamente, Alan Tudyk será el Sr. Darling, Rebecca Hall la Sra. Darling, mientras que Yara Shahidi interpretará a Tinker Bell.

También el diario Daily Mail publicó nuevas fotos filtradas desde el set, donde se muestran a Jude Law personificando al Capitán Garfio, donde si bien se puede observar con una cabellera poco abundante, su caracterización respeta los colores y el bigote característico del personaje, aunque no se alcanza a contemplar el garfio de la mano derecha.

Quizá lo más sorprendente del filme es la elección del director David Lowery, realizador de filmes como las aclamadas The Old Man & the Gun y A Ghost Story, quien en un comunicado mencionó lo siguiente: “Peter Pan ha sido durante mucho una de mis historias favoritas, en parte porque siempre me resistí a crecer, pero también por el corazón, aventura e imaginación que hacen imperecedero al relato original de J.M. Barrie.”

Peter Pan
Cinéfila y Cinéfilo, ¿Te emociona el Live Action de Peter Pan y Wendy?

Saoirse Ronan: ¡Sus 5 mejores interpretaciones!

Saoirse Ronan cumple 27 años, por lo que repasamos las mejores interpretaciones de la actriz, quien en diversas ocasiones ha sido comparada con Meryl Streep.

A su corta edad, Saoirse Ronan es considerada una de las mejores actrices de su generación. Esto gracias a brillantes interpretaciones que la han llevado a ser considerada en cuatro ocasiones a los Premios Óscar, además de obtener múltiples nominaciones a los BAFTA, el Sindicato de Actores y Golden Globes, -precisamente en este último evento recibió el reconocimiento a Mejor Actriz por su papel en Lady Bird-.

Ronan comenzó a actuar desde niña, y recibió su primera nominación a los Premios de la Academia con tan sólo trece años, donde participó en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su participación en Atonement, donde compartía pantalla con Keira Knightley y Benedict Cumberbatch.

Su reconocimiento por la cultura pop comenzó gracias a su papel como Susie Salmon en The Lovely Bones, donde recibió su primera nominación a los BAFTA en la categoría de Mejor Actriz Principal. Un año más tarde, obtuvo el protagónico en la película Hanna, en la cual la intérprete realizó sus propias escenas de acción, lo que provocó que la crítica cinematográfica se enamorara de ella.

El papel realizado en Brooklyn, le representó a Ronan su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz, categoría en la que dos años más tarde, volvería a competir gracias a su labor en Lady Bird, y posteriormente por su participación como Jo March en la nueva adaptación de Mujercitas.

La actriz nacida el 12 de abril de 1994 en el Bronx de Nueva York, posee doble nacionalidad gracias los orígenes irlandeses de su familia, lo que la llevó a convertirse en embajadora de la Sociedad Irlandesa para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños.

Por lo que hoy en su cumpleaños número 27, te presentamos un ranking de sus mejores actuaciones:

Saoirse Ronan

Lady Bird

La ópera prima de la directora Greta Gerwig, cuenta la historia de Christine ‘Lady Bird’, quien es una adolescente en su último año del instituto. La joven con inclinaciones artísticas, sueña con vivir en la costa Este y encontrar su propio camino, definirse fuera de la sombra protectora de su madre (Laurie Metcalf).

Esta cinta con una aprobación del 99% en Rotten Tomatoes, le valió a Saoirse Ronan ganar el Golden Globe a Mejor Actriz en 2018.

Brooklyn

Ronan le da vida a Eilis Lacey: una joven irlandesa que decide abandonar su país natal para viajar a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York, donde conoce a Tony, un chico italiano con el que comienza a salir y del que se enamora. Pero un día, Eilis recibe una triste noticia que involucra a su familia, en donde tendrá que decidir si quedarse en su nuevo país o volver a su tierra natal.

Mujercitas

Es esta nueva adaptación del clásico homónimo de Louisa May Alcott, el cual cuenta con una aceptación de 95% por parte de la crítica en Rotten Tomates. Ronan entra en la piel de Jo March: escritora de la familia y hermana de Amy, Beth y Meg, quienes viven su adolescencia en una Norteamérica que sufre las consecuencias de la Guerra Civil, mientras descubren sus vocaciones artísticas y anhelos juveniles, a la par del amor y la importancia de los lazos familiares.

María Reina de Escocia

En este largometraje, Saoirse tiene un interesante mano a mano con Margot Robbie, todo mediante el relato biográfico de una etapa de la vida de la reina María Estuardo de Escocia, quien se enfrentó a su prima Isabel I cuando al volver de Francia tras haber enviudado, la segunda reclamaba su derecho a la corona de Inglaterra.

Cartas a Van Gogh

En esta obra, Ronan da vida a la voz del personaje de Marguerite Gachet, una mujer a la que Van Gogh pintó en dos ocasiones, en la localidad donde el artista pasó sus últimos meses de vida.

Nominada a Mejor Película de Animación en los Premios Óscar, la historia sigue a Armand, el hijo de un cartero que después de la muerte de Vincent van Gogh, le es encargada la tarea de entregar la última carta del pintor a su hermano. A pesar de no haber apreciado a Van Gogh y recordar el incidente cuando el fallecido se mutiló su oreja para dársela a una prostituta, Armand acepta con disgusto la tarea, esto debido al afecto de su padre por el pintor.

Cinéfila y cinéfilo, ¿Cuál es tu interpretación favorita de Saoirse Ronan?

¿Qué Sabemos sobre El Live Action de La Sirenita?

El live action de La Sirenita comienza rodaje en Cerdeña, Italia.

Después de las fuertes críticas recibidas en redes sociales, parece ser que todo se encuentra listo para el Live Action de La Sirenita, el cual será protagonizado por la cantante Halle Bailey, y que comenzará a rodarse en la isla italiana de Cerdeña, específicamente en el pequeño pueblo costero de Santa Teresa di Gallura, al norte de la isla.

El rodaje comenzará a principios del verano, según ha apuntado el funcionario local de turismo Fabrizio Scalafurru, en una entrevista al diario Nuovoa Sardegna.

¿Cuál es el cast de la película?

Esta nueva adaptación estará escrita por David Magge y será dirigida por Rob Marshall, quien ha sido ganador de un Premio Emmy por su trabajo en Tony Bennett: An American Classic, además de haber sido nominado a los Premios Óscar por la película Chicago.

Además de Bailey en el papel de Ariel, la película contará con la presencia de Melissa McCarthy como Úrsula, Javier Bardem como el rey Tritón, Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric, y Jessica Alexander, aunque sobre esta última se desconoce el papel que interpretará.

sirenita

¿Volverá el soundtrack clásico?

La película mantendrá en su soundtrack canciones de la cinta animada de 1989, así como cuatro composiciones originales de Alan Menken, quien dijo durante un evento en The Actor’s Found, una organización benéfica dedica a ayudar a las personas del medio artístico, que las melodías extra las escribió con Lin-Manuel Miranda, quien también funge como productor del filme en compañía de Marc Platt y John DeLuca.

Menken afirmó que canciones como Parte de él, Bajo el mar, Bésala y Pobres almas en desgracia seguirían en la producción.

Aún se desconoce la fecha de estreno de la cinta, pero es probable que el live action de La Sirenita llegue a salas en el 2022.

Cinéfila y cinéfilo, ¿Verán el live action de La Sirenita?

Kristen Stewart: ¡Sus mejores interpretaciones!

Kristen Stewart se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Hollywood, pero ¿cuáles son sus mejores interpretaciones?

El mundo conoció a Kristen Stewart en la saga de éxito mundial: Crepúsculo, y actualmente su esperan con grandes ansias su próximo protagónico en Spencer, donde interpretará a Lady Di en un filme mucho más sobrio y serio, a comparación de lo que fueron sus inicios en la industria del cine.

Así que a la espera de su próxima película, es buen momento para repasar como Stewart se ha consagrado como una de las actrices más destacadas en la contemporaneidad.

Stewart

La fama de Crepúsculo

Kristen Jaymes Stewart nació el 9 de Abril de 1990 en Los Ángeles, California. Su padre es un director y productor de televisión que trabajó varios años en Fox, mientras su madre: Jules Mann, es guionista.

Su carrera inició en el año de 1999, durante una pequeña aparición en la película de Disney: Tritón por accidente, después tuvo una aparición en el largometraje de suspenso La habitación del pánico, papel al cual le siguieron Speak (2004), Zathura (2005), Hacia rutas salvajes (2007) y Twilight, donde apenas contaba con dieciocho años.

La saga de libros de Stephanie Meyer fue un gran éxito, tanto que para 2007 Summit Entertaiment decidió llevarla al cine, anunciando a Stewart como Bella Swan: una chica común que se enamora de un vampiro. Esta interpretación le significó un lugar en la cultura pop, y en 2010 recibió el premio a la Estrella Emergente en la 63 edición de los Premios BAFTA.

Stewart

 Icono de la comunidad gay

Después de un escándalo en el que se vio envuelta y la exclusión en papeles como El cazador y la reina de hielo, Stewart se alejó de los blockbuster y comenzó a realizar proyectos más pequeños. A partir de ahí opto por tener una imagen más auténtica y ¡lo logró!

En una entrevista para InStyle, dijo que uno de los episodios más duros de su vida fue cuando fue cuestionada y señalada, al darse a conocer que mantenía relaciones con mujeres, esto después de haber sido pareja del actor Robert Pattinson.

Tras revelar en el programa de Saturday Night Live que era gay, Stewart se ha convertido en icono de la comunidad. Mientras se encontraba promocionando la película Happiest Season comentó que: “Vivir en este mundo siendo gay, te expone a un dolor constante.”

Al respecto, también comentó para la revista Excelsior lo siguiente:

“Recordé los momentos de homofobia que pasé. Todavía los tengo presentes. No hace mucho en un viaje, sentí que no era cálidamente aceptada por la forma en que me veo. Definitivamente, voy por mi vida con ese estilo de recordatorios.  Es importante dar un paso al frente y sentirse cómodos, porque deberíamos abrir los brazos a todos por igual, por eso es importante esta película.”

Actualmente se encuentra dándole vida a la princesa Diana en el filme Spencer, película que se encuentra rodando a cargo del chileno Pablo Larraín, donde recientemente la actriz impresionó a todos/as por su caracterización como Lady Di, y en Otoño del 2021 podremos ver el resultado de su interpretación.

Stewart

Mejores Películas de Stewart

Pocas son las actrices que logran dejar atrás un papel que las marcó llevándolas a la fama, al contrario de otras carreras, Stewart fue inteligente optando por papeles diferentes a lo que representaba en la saga de Crepúsculo, donde muchas veces se le juzgó por carecer de expresiones faciales en el momento de actuar.

Así comenzó por elegir papeles del cine indie y a continuación te dejamos 5 películas en las que vale la pena ver a la actriz:

Clouds of Sils Maria

La cinta es una coproducción germano-franco-suiza, que fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en la sección principal del Festival de Cine de Cannes en 2014. Protagonizada por Stewart, Juliette Binoche y Chloë Grace Moretz, la película gira en torno a la importancia que creemos tener en el mundo, mientras una actriz se prepara para volver a hacer una obra que la lanzó a la fama, pero donde ella ya no es la protagonista.

Stewart

Happiest Season

Película escrita y dirigida por Clea Duvall en 2020, esta cinta protagonizada por Kristen y Mackenzie Davis recibió la aprobación de 82% en Rotten Tomatoes, mediante la historia de una mujer que lucha por salir del armario y todo lo que esto conlleva.

Still Alice

Alice (Julianne Moore) es una profesora de lingüística que acaba de ser diagnosticada con Alzheimer. En este filme que le otorgó a la protagonista el Premio Óscar a Mejor Actriz, Stewart interpreta a Lydia, la hija de la profesora que lucha por no desmoronarse.

Stewart

Camp X-Ray

Peter Sattler es el director de esta película inspirada en las historias reales de los presos en Guantánamo, la cual retrata los abusos que viven ahí. Cole (Stewart) es una soldado que es enviada a trabajar en la prisión, donde conoce a un hombre que lleva años encerrado ahí y la obliga a cambiar su percepción sobre lo que sucede en la isla.

Stewart

Personal shopper

Esta película francesa que se desarrolla en el thriller psicologíco, fue dirigida por Oliver Assays y compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2016.

Maureen (Stewart) es una joven estadounidense que trabaja en París como la personal shopper de una afamada actriz, quien se niega a salir de la ciudad hasta que logre ponerse en contacto con su hermano gemelo, situación que se complica cuando una persona misteriosa comienza a enviarle mensajes que parecen ser los de su consanguíneo.

Stewart

Y a ti cinéfilo y cinéfila, ¿Cuál es tu película favorita de Kristen Stewart?